Retrospectiva Jessica Hausner en el D’A 2020

La directora austriaca Jessica Hausner se ha establecido con solo cinco largometrajes como una de las directoras más personales del cine europeo. Desde su debut en el largometraje con Lovely Rita presentado en Cannes 2001, ha pasado por los grandes certámenes cinematográficos, ganando el premio FIPRESCI en Venecia con Lourdes, que también ganó el Giraldillo de Oro en Sevilla 2009. Su última película, Little Joe, la primera rodada en inglés, se presentó en la sección oficial de Cannes 2019, donde su protagonista, Emily Beecham, ganó el premio a la mejor actriz.

Su estilo como directora ha girado siempre alrededor del lenguaje cinematográfico, de aquello que se muestra y aquello que no se muestra, moviéndose entre lo real y lo imagirio, cuestionando así la percepción del espectador con unas obras sutiles y fascinantes que la han llevado a ser comparada con nombres tan dispares y personales como Stanley Kubrick, Jacques Tati o Yorgos Lanthimos. Una directora imaginativa que hace un cine osado, oscuramente cómico y visionario que puede pasar de la abstracción de un film como Hotel a dar claves netamente contemporáneas para la reformulación del género de terror de una manera inteligente y provocativa en Little Joe, una película que la reafirma como una de las directoras más fascinantes del momento y un talento al que seguir de cerca.

Con la colaboración de Filmoteca de Cataluña.

Films que forman parte de la retrospectiva:

Maldiciones y rumorologías detrás de las cámaras, tráiler de «Cursed Films»

La cadena por cable estadounidense Shudder está ofreciendo en estos últimos tiempos material didáctico de género fantástico ciertamente interesante, a tal respecto hace bien poco pudimos ver el interesante documental Horror Noire (reseña aquí) en donde se desgranaba las películas que podríamos denominar como terror negro al mismo tiempo que se detenía en la forma en que el género de terror juega y se conecta de alguna manera con la historia social afroamericana. Cursed Films, cuyo tráiler y póster oficial podéis ver a final de página, es una serie documental compuesta por cinco capítulos que explora las trágicas y extrañas coincidencias fatalistas habidas durante las producciones de muchas películas de género fantástico. Cursed Films tras su premier mundial en el pasado SXSW verá la luz a través de Shudder el próximo 2 de abril con la emisión de un episodio dedicado a The Exorcist, el 9 de abril le seguirán los correspondientes a Poltergeist y The Omen para terminar el 16 del mismo mes con una indagación a The Crow y la desdichada Twilight Zone: The Movie.

La sinopsis oficial de Cursed Films nos cuenta como la serie documental explora los mitos y las leyendas que hay detrás de algunas de las producciones de películas de terror y de género fantástico que han sido clasificadas como malditas dentro del ecosistema de Hollywood. Desde accidentes de avión y bombardeos durante la realización de The Omen, hasta el uso rumoreado de esqueletos humanos reales en el set de Poltergeist, estas historias son legendarias entre los fanáticos del cine y los cineastas por igual. ¿Pero dónde está realmente la verdad?

Cursed Films revela los sucesos que atormentaron a estas producciones a través de entrevistas con expertos, testigos y elenco implicado, directores, productores etc que vivieron los eventos en primera persona. ¿Fueron estas películas realmente malditas, como muchos creen, o simplemente fueron víctimas de una mala suerte y unas circunstancias extrañas?

La serie documental como es preceptivo en estos casos tendrá una extensa nómina de testimonios entre los que podremos encontrar entre otros a gente como Lance Anderson,  Hector Avalos, Bridget Baiss, Nate Bales Vincent Bauhaus, Stefano Beninati, Michael Berryman, Linda Blair, Tony Burke, Sean Clark, Michael Correll, Douglas Cowan, Eileen Dietz, Richard Donner, Stephen Farber, Colin Geddes, Matt Gourley, Sarah Graff Kane Hodder, Robert Hofler, Richard Holloman, Mitch Horowitz, Matthew Hutson, Lloyd Kaufman, E.A. Koetting,  Barton Lane, Max MacDonald, Joseph Mazur, Matt Miller, Jeff Most, Mace Neufeld, Phil Nobile Jr., Craig Reardon, Clay Routledge, Richard Sawyer, Gary Sherman, Michael Shermer,  Ryan Turek y April Wolfe.

Proyecciones Xcèntric: Amateurs del Super-8. La no-escena local

Esta sesión presenta la obra reciente de seis cineastas jóvenes vinculados a la ciudad de Barcelona que utilizan el mismo medio de trabajo, el Super-8, un formato anacrónico que está experimentando un auge entre una nueva generación de artistas y realizadores. Tras la proyección, tendremos la ocasión de debatir con los autores sobre las posibilidades, las virtudes o las dificultades que supone este antiguo formato doméstico.

De procedencias y formaciones muy diferentes, estos autores no conforman una escena local, si bien sus películas presentan motivos y gestos que resuenan entre sí. En La alegría de vivir, Miguel Rojas viaja a Senegal y esboza un diario donde la voz en off actúa como brújula y la experiencia adquiere tintes oníricos. En las obras de Valentina Alvarado Matos, El mar peinó a la orilla y Trópico desvaído, el cine se cruza con la pintura o el collage, en una reflexión sobre las ideas de territorio, diáspora y otredad. En Tot és un somni, Mariona Domènech retrata el particular proceso de creación de un cuadro del artista austríaco Max Böhme, que se produce tanto en su taller como en plena naturaleza. En Sin título (agosto) e Ipsae (Guillermina), Blanca García investiga las posibilidades del autorretrato indirecto a partir de los espacios y las personas que nos constituyen. En Autoretrat Llum Casa, la fotógrafa Alba Yruela traslada sus intereses habituales a la imagen en movimiento. Finalmente, #002, de Yonay Boix, pertenece a un proyecto de una serie de películas montadas en cámara, centradas en el juego visual con colores, encuadres y formas.

La alegría de vivir, Miguel Rojas, 2018, Super-8 a digital, 16 min; El mar peinó a la orilla, Valentina Alvarado Matos, 2019, Super-8, 2 min 26 s; Trópico desvaído, Valentina Alvarado Matos, 2016, Super-8 a digital, 6 min 9 s; Tot és un somni, Mariona Domènech, 2019, Super-8 a digital, 6 min 21 s;  Sin título (agosto), Blanca García, 2016, Super-8, 3 min 15 s; Ipsae (fragmento Guillermina), Blanca García, 2016-2019, Super-8, 3 min 18 s; Autoretrat Llum Casa, Alba Yruela, 2018, Super-8 a digital, 1 min; #002, Yonay Boix, 2019, Super-8 a digital, 3 min 18 s.

Copias cortesía de los artistas.

Un programa de Gloria Vilches y Diego Cepeda.

Directores

Miguel Rojas

Valentina Alvarado Matos

Mariona Domènech

Blanca García

Alba Yruela

Yonay Boix

 

Fecha: 1 marzo 2020

Horario: 19.00

Espacio: Auditorio

Precio: 4 € / 3 € Reducida

Abono 5 sesiones: 15 € / 12 € Reducido. Amigos CCCB: gratuito

Venta de entradas en taquillas (taquilles@cccb.org / 933064100) y www.eventbrite.es

Comprar entradas

Una obsesiva convicción, tráiler final de «Saint Maud»

A24 parece decidida a seguir apostando por jóvenes talentos que de alguna manera ofrecen una mirada renovada en lo concerniente al género fantástico al mismo tiempo de intentar encontrar nuevas formas narrativas destinadas a un público que se distancia de fórmulas genéricas ya manidas. Saint Maud, cuyo tráiler y póster oficial podéis ver a final de página, supone el debut de la realizadora Rose Glass en un film que al igual que la reciente The Lodge de Severin Fiala y Veronika Franz indaga en el trauma a través de un terror psicológico religioso. Saint Maud tras su premier mundial el pasado año en el Festival de Toronto en donde cosecho buenas críticas y aún sin fecha de salida en nuestro país se estrenará en cines de Estados Unidos el próximo 3 de abril.

La película nos cuenta como Maud es una joven enfermera que ejerce en cuidados paliativos, tras un oscuro trauma, se vuelve devota de la fe cristiana. Cuando empieza a trabajar cuidando a Amanda, una bailarina jubilada enferma de cáncer, la fe de Maud le inspira una obsesiva convicción de que debe salvar el alma de su paciente de la condena eterna… sea cual sea el coste.

Saint Maud con guion de la propia Rose Glass y música a cargo de Adam Janota Bzowski está protagonizada por Jennifer Ehle, Morfydd Clark, Turlough Convery, Lily Knight, Lily Frazer, Faith Edwards, Rosie Sansom, Marcus Hutton, Noa Bodner, Jel Djelal, Jonathan Milshaw y Linda E Greenwood.

La madre terrible en el cine de terror

Ya sea como engendradora de monstruos o asociada a la brujería, la idea de la madre terrible se remonta a tiempos lejanos en los que la mitología servía para explicar el mundo y sus horrores a través de relatos y cuentos que han perdurado hasta nosotros.
La madre terrible en el cine de terror‘ analiza como el cine se ha aproximado a esta tradición —de culturas europeas, asiáticas y mesoamericanas—, así como al mito clásico de la madre terrible, que adopta tres formas principales: el Tifón, la Lamia y la Esfinge. Este libro, que se inspira en las teorías de Carl Gustav Jung, propone un recorrido por la figura de la madre destructora a través de diferentes películas como ‘Psicosis‘, ‘El caso de Lucy Harby‘, ‘Carrie‘, ‘Babadook‘, ‘Hereditary‘ o ‘La llorona‘. El mejor amigo de un chico es su madre. Norman Bates, Psicosis, 1960.
Autor; Javier Parra, Ilustraciones Miki Edge: Editorial: Editorial Hermenaute, Colección Mikró, Páginas: 154

La educación y el descubrimiento, primer tráiler de «Las niñas» de Pilar Palomero

Tras su premiere mundial este pasado domingo en el Festival Internacional de Cine de Berlín,  donde compite por el Gran Premio del Jurado en la Sección Generation K Plus, y estar presente en la sección oficial de la 23 edición del Festival de Cine de Málaga, que se celebrará del 17 al 22 del próximo mes de marzo, acaba de ver la luz de la mano de BTEAM Pictures un primer tráiler que podéis ver a final de página junto a su póster oficial de la ópera prima de Pilar Palomero titulada Las niñas. La responsable de los premiados cortos La noche de todas las cosas y Zimsko Sunce nos cuenta una historia iniciática dibujada a través de la educación que recibieron muchas jóvenes a principios de los años 90 en España.

El film nos sitúa en el año 1992. Celia, una niña de 11 años, vive con su madre y estudia en un colegio de monjas en Zaragoza. Brisa, una nueva compañera recién llegada de Barcelona, la empuja hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. En este viaje, en la España de la Expo y de las Olimpiadas del 92, Celia descubre que la vida está hecha de muchas verdades y algunas mentiras.

Las niñas es una producción de Inicia Films y Bteam Prods. Cuenta con la participación de Radio Televisión Española, Televisión de Catalunya, Televisión de Aragón, Movistar Plus y con el apoyo del ICAA y del ICEC. También cuenta con la participación del Programa Media y de Ibermedia, el Gobierno de Aragon y el Ayuntamiento de Zaragoza.

La película con guion de la propia Pilar Palomero está protagonizada por Natalia de Molina, Francesca Piñón, Mercè Mariné, Andrea Fandos, Carlota Gurpegui, Elisa Martínez, Zoe Arnao, Jesusa Andany, Ainara Nieto y Julia Sierra.

«Color Out of Space» review

Un meteorito se estrella cerca de la granja de los Gardner, liberando un organismo extraterrestre que convierte la tranquila vida rural de la familia en una pesadilla colorista y alucinógena.

En el pasado Festival de Sitges hubo una doble vertiente en relación a la expectación levantada por parte del fandom del fantástico a la hora de intentar calibrar lo que podía salir y dar de sí una película de las características de esta Color Out of Space, por un lado estaba el poder comprobar en qué situación autoral actual se encontraba su director, un Richard Stanley que tras dos interesantes incursiones en el género a principios de los años noventa, como fueron Hardware y la notable Dust Devil, decidió embarcarse en empresas de una mayor envergadura escenificado en el rodaje de una ambiciosa nueva versión del The Island of Dr. Moreau, un proyecto que acabo siendo un auténtico caos encontrándose despedido apenas tres días después de iniciado el rodaje, unas crónicas de continuas desdichas que dejan muy tocado anímicamente a Stanley y que son recogidas fielmente en el documental Lost Soul: The Doomed Journey of Richard Stanley’s Island of Dr. Moreau de David Gregory, trabajo este por cierto que podría formar un perfecto programa doble con aquella otra crónica de inacabables infortunios que era el Lost in La Mancha de Keith Fulton y Louis Pepe en relación a aquel maldito, por fortuna ya realizado, proyecto ansiado por Terry Gilliam, desde entonces han trascurrido cerca de veinticinco años sin noticias relevantes de un realizador que la mayoría ya dábamos por perdido, por otra parte también había una lógica e inusitada expectación por estar ante todo un caramelo genérico tan apetecible a priori como es adaptar a la gran pantalla uno de los relato más conocidos de H.P. Lovecraft.

Posiblemente una de las mejores virtudes que podemos llegar a encontrar en esta nueva versión de Color Out of Space es en referencia a estar ante un producto de unas claras connotaciones atemporales, incluso me atrevería a señalar atípicas, en unos tiempos, los actuales, en que cualquier proyecto de genero con un poco de envergadura parece requerir de forma obligada de una originalidad que en la mayoría de los casos termina por desvirtuar el conjunto estamos ante un trabajo que no parece tener mucha prisa en a través de un drama familiar de escenificación casi minimalista encontrar el horror, eso sí cuando lo ejecuta va sin frenos, un film de un evidente ritmo pausado adecuado a un in crescendo narrativo del cual y contra todo pronóstico Richard Stanley sale bien parado en la medida de presentarnos una cinta que sabe conjuntar con cierto aplomo conceptos tales como el inherente terror cósmico del relato original aderezado aquí con un tono que nos remite al bodyhorror de los años ochenta teniendo la virtud de saber encontrar acomodo a través de una factura técnica situada entre lo artesanal y lo digital, la mirada en esta ocasión por fortuna no deviene como impostada o gratuita en lo relativo a su función de supuesto producto de índole nostálgico, también, y a diferencia de aquella simpática pero algo intranscendente serie B que era The Curse de David Keith, el relato pese a una cierta actualización es bastante fiel al original, a tal respecto no es fácil mantener un equilibrio en este tipo de material y que este se perciba como consecuente y más contando con ese género en sí mismo tan difícil de controlar en ocasiones que es Nicolas Cage al frente del reparto.

Pese a una cierta irregularidad Color Out of Space a modo de viaje de connotaciones psicotrópicas y narrativas algo atípicas cumple objetivos en la labor de ser un trabajo más artesanal que autoral, en ese aspecto la convivencia existente como hemos apuntado antes entre lo analógico y los efectos prácticos resulta bien asimilada en un relato que termina de alguna manera respetando el modelo lovecraftiano de origen en referencia a la plasmación de una lenta desestructuración familiar en base a un mundo que se va deformando poco a poco nunca mejor dicho, también digno de mención, aunque posiblemente a raíz de una involuntariedad, es que ese cogido con pinzas subtexto ecológico se quede como un mero apunte por fortuna no desarrollado en beneficio de una indagación casi psicotrópica acerca de intentar abordar el terror y la fantasía a través de estructuras y estilemos genéricos más propios de otros tiempos que de los actuales, otra cuestión seria el elevarla por encimas de sus propias posibilidades, a fin de cuentas el film no deja de ser un aplicado ejercicio de estilo provisto de una imaginaría fantástica bien ejecutada principalmente en lo concerniente a sus hallazgos formales, sin embargo y por desgracia en la película no encontraremos ni mucho menos las más que interesantes indagaciones autorales que si se percibían en los dos primeros trabajos de su director, el mérito de Color Out of Space consistirá en esta ocasión pues en lo relativo a sortear histrionismos y convencionalismos a partes iguales en una cinta que parecía predestinada a un fracaso que finalmente y por fortuna no lo ha terminado siendo.

Valoración 0/5: 3

Una cueva como refugio, primer tráiler de «Siberia» de Abel Ferrara

Seguimos con los primeros avances en forma de tráilers de algunas de las películas presentes en la edición del Festival de Berlín que se está celebrando en estos días en la capital alemana. A tal respecto no deja de ser una buena noticia que en estos últimos años un realizador como Abel Ferrara tenga una actividad bastante prolífica, si el pasado año nos ofreció la interesante Tommaso y el documental The Projectionist, que se podrá ver dentro de unos días en el Americana film Fest, en este 2020 presenta en Berlín su último trabajo tras las cámaras titulado Siberia, film cuyo primer tráiler acaba de ver la luz y podéis ver a final de página junto a su póster oficial. En Siberia podremos ver a un habitual en el cine de Abel Ferrara como es Willem Dafoe, casi un alter ego ya con una larga lista de colaboraciones entre ambos en trabajos como New Rose Hotel, Go Go Tales, 4:44 Last Day on Earth, Pasolini o Tommaso.

En Siberia vemos como Clint es un hombre destrozado que quiere estar solo y que se ha retirado a vivir a una remota cabaña de montaña situada en una zona invernal donde espera encontrar serenidad. Pero incluso en su relativo aislamiento no parece encontrar la paz ni escapar de sus propios demonios. En una noche fatídica, para poder enfrentarse a sí mismo, se verá obligado a comenzar un viaje en un trineo de perros al mundo que una vez conoció. Será un viaje a través de los sueños, la memoria y la imaginación en un intento de encontrar su verdadera naturaleza.

La película con guion del propio Abel Ferrara junto a Christ Zois está protagonizada por Willem Dafoe, Dounia Sichov, Simon McBurney, Cristina Chiriac, Daniel Giménez Cacho, Fabio Pagano, Anna Ferrara, Phil Neilson, Laurent Arnatsiaq, Valentina Rozumenko y Trish Osmond.

La utopía política de Philip Roth y David Simon, tráiler de «The Plot Against America»

Después del buen sabor de boca dejado con el final de la extraordinaria The Deuce David Simon, en esta ocasión junto a Ed Burns, tiene ya listo su nuevo trabajo que como no podía ser de otra manera veremos a través de la HBO, The Plot Against America, cuyo tráiler oficial podéis ver a final de página, supone la adaptación televisiva de la célebre novela de Philip Roth en donde seremos testigos de una historia alternativa con unos Estados Unidos sumergidos en el fascismo. The Plot Against America, con formato de miniserie que constará de seis episodios, verá la luz el próximo 17 de marzo.

The Plot Against America nos sitúa en una historia alternativa a la real en la América del año 1940, en ella vemos como Charles Lindbergh, un héroe de la aviación y un furibundo antisemita, es elegido Presidente de los EEUU. Poco después negocia un acuerdo cordial con Adolf Hitler, embarcando al nuevo gobierno en un programa de claro índole anti semitista. Mientras se reprimen ferozmente en el país a minorías raciales, especialmente a los judíos, para un niño de Newark, la elección de Lindbergh es la primera en una serie de rupturas que amenaza con destruir su pequeña y segura idea de América.

La película con guion adaptado por parte de David Simon y el propio Philip Roth está protagonizado entre otros por John Turturro, Ben Cole, Jacob Laval, Azhy Robertson, Winona Ryder, Anthony Boyle, Zoe Kazan, Michael Kostroff, David Krumholtz, Morgan Spector, Johanna R. Griesé, Caleb Malis, Steven Maier, Kristen Sieh, Philip Hoffman, Caroline Rose Kaplan, Bob Leszczak, Ed Moran, Douglas Schneider, Ava Loren Tropeano, Lauren Yaffe, Graydon Yosowitz, Steve Axelrod, Michael C. Bryan, Yuval David, Kimberly Faye Greenberg, Monica Haynes, Jason Liebman, Keilly McQuail, Robert J Morgalo, Andrew Polk, Peter Presta, Steve Goffner, Tom Scorzone, Elizabeth Thorp, Ned Van Zandt, Samantha Rivers Cole, Jayden Abrams, John Brosnan, Yuval Boim, Josh Cahn, Martino Caputo, Clark Carmichael, Brooke Carrell, Daniel Case, Jessica Cherniak, Jim Cleary y Jeremy Cohen.

Primer avance de la 7ª edición de Offsidefest

Esta edición pondrá el foco en el futbol femenino, con una selección de documentales de estreno. El festival será del 24 al 29 de marzo en la Antiga Fàbrica Estrella Damm y los cines Texas.

El Festival Internacional de Cine Documental de Fútbol de Barcelona presentará una decena de documentales que ofrecen una mirada poco habitual del mundo del fútbol. En esta edición, habrá un foco especial dedicado al fútbol femenino alrededor del planeta, con una serie de documentales inéditos en España.

Los tres primeros largometrajes documentales seleccionados a Competición Oficial del Offside son ‘Nos llaman guerreras’ (Venezuela), ‘Busby’ (Reino Unido) y ‘Prode’ (Argentina). El documental ganador de esta edición se llevará un premio de 1.000 euros, patrocinado por Estrella Damm.

‘Nos llaman guerreras’ de Jennifer Socorro, Edwin Corona Ramos y David Alonso (Venezuela)

Un equipo de jóvenes venezolanas se aísla en el fútbol de la agitación política y económica que está viviendo su país. Este deporte se impone a su pobreza estructural y a su condición de género. Con todo en contra, este extraordinario equipo de futbolistas intentará ganar la Copa Mundial de fútbol.

El documental ‘Nos llaman guerreras’ ganó el Premio Especial del Jurado en el Atlanta Film Festival, y en él destaca una joven Deyna Castellanos, actual jugadora del Atlético de Madrid.

Estreno inédito en España.

‘Busby’ de Joe Pearlman (Reino Unido)

De los productores de ‘La Clase del 92’ nos llega un documental para conocer a fondo la figura de Sir Matt Busby, el influyente entrenador escocés que hizo ganador al Manchester United apostando ante todo por jugadores jóvenes, de la cantera del club británico. Los llamados ‘Busby Boys’.

Incluso tras una terrible desgracia como el accidente aéreo de Munich de 1958, donde fallecieron 11 miembros del Manchester, entre jugadores y directivos, el técnico supo reconducir al equipo para acabar conquistando su anhelada primera Copa de Europa de 1968.

Estreno inédito en España.

‘Prode’, de Mauricio Beccaria (Argentina)

El domingo 6 de mayo el Racing de Córdoba disputa el último partido de la jornada de la primera división argentina. Juega contra el poderoso Ferro, una de las potencias futbolísticas en la década de los 80 en Buenos Aires, y donde jugaba Héctor Cúper. Pero esto es lo de menos.

Los jugadores y el entrenador del Racing habían jugado a la lotería del PRODE (la Quiniela argentina) y habían acertado todas las combinaciones de la liga a falta de un partido. Si querían hacerse con el lote del PRODE y ser millonarios solo tenían que hacer una cosa: ganar ese partido contra Ferro.

Estreno inédito en España.

El próximo 27 de febrero saldrán a la venta las primeras entradas y abonos.
Para solicitar acreditaciones de prensa, contactar a: press@offsidefest.com

Una desvirtuada abnegación materna, tráiler de «Pelican Blood»

Dos fueron los papeles en donde la notable actriz de origen alemán Nina Hoss ejercía de una manera u otra de madre abnegada, por un lado La audición de Ina Weisse y por otro la película que nos ocupa, Pelican Blood, un oscuro drama familiar con elementos fantásticos cuyo primer tráiler acaba de ver la luz y podéis ve a final de página junto a su póster oficial. Pelican Blood supone el segundo largometraje de la realizadora Katrin Gebbe tras Nothing Bad Can Happen y su participación en el film colectivo The Field Guide to Evil. La película, tras su recorrido por los pasados festivales de Venecia y Sitges entre otros (reseña aquí), sigue a día de hoy sin tener distribución comercial en nuestro país.

Pelican Blood nos cuenta como Wiebke vive con su hija adoptiva Nicolina y acaba de adoptar a Raya. Las dos hermanas parecen llevarse bien, pero la pequeña empieza a mostrarse agresiva y a ser un peligro para los demás. Ante la situación, Wiebke tendrá que enfrentarse a una serie de extremas decisiones para proteger a sus pequeñas.

La película con guion de la propia Katrin Gebbe está protagonizada por Nina Hoss, Yana Marinova, Sebastian Rudolph, Murathan Muslu, Samia Muriel Chancrin, Katinka Auberger, Sophie Pfennigstorf, Dimitar Banenkin, Christoph Jacobi, Katerina Lipovska, Adelia-Constance Ocleppo, Justine Hirschfeld y Ryan Rafferr.

El gabinete del doctor Caligari. El libro del centenario

Considerada, con razón, como una de las películas más influyentes de la Historia del Cine, esta obra maestra, cuna del expresionismo alemán, ha despertado y despierta la admiración unánime de todo cinéfilo que se precie. Absolutamente innovadora, impuso un nuevo orden visual del que han bebido, y siguen bebiendo, infinidad de artistas de toda índole. El gabinete del Dr. Caligari sigue manteniendo intacto su enorme poder de fascinación.
Este libro celebra el centenario de esta obra maestra a través de la mirada de cuatro autores de prestigio que la analizan desde múltiples perspectivas. El lenguaje, su concepción, los decorados, los simbolismos, sus creadores, su gran herencia…

Autores:

Quim Casas, Crítico de El Periódico de Catalunya y miembro del consejo de redacción de Dirigido por. Es miembro del comité de selección del Festival de Cine de San Sebastián. Profesor en la Universidad Pompeu Fabra y ESCAC. Autor o coordinador de libros dedicados a John Ford, Fritz Lang, David Lynch, Clint Eastwood, John Carpenter, David Cronenberg, Jim Jarmusch, Abel Ferrara. Marco Da Costa, es profesor de lengua española en la Universidad de Izmir (Turquía). Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Ha sido también profesor de Historia del cine y de Interpretación. Autor de los volúmenes El cine japonés bajo el peso de la tradición: de Rashomon a The ring (2010) e Ideología y propaganda en el cine del Tercer Reich (2014). Jesús Palacios, Nació en Madrid en 1964.Comenzó su andadura de la mano de su padre, Joaquín Palacios, y con el paso del tiempo fue especializándose en cine fantástico. Autor y colaborador de diversos fanzines, tiene editados numerosos libros. Adrián Sánchez, Autor de La historia del cine australiano y Al oeste del mito. 50 wéstern básicos, y participado en diversos libros colectivos como El universo de los hermanos Marx, El universo de Orson Welles, Fritz Lang Universum, Terminator. El imperio de Skynet, La fábulas mecánicas de Guillermo del Toro, Richard Matheson: maestro de la paranoia, Bolsilibro & Cinema Bis o.
Autor; Quim Casas, Marco Da Costa, Jesús Palacios, Adrián Sánchez, Editorial: NOTORIOUS, COLECCION ANIVERSARIOS, Páginas: 208

El pensamiento libre según Cristi Puiu, primer tráiler de «Malmkrog»

Seguimos con el repaso de algunas de las películas que se podrán ver en la inminente edición del Festival de Berlín. Cuatro años después de su notable Sieranevada el realizador de origen rumano Cristi Puiu tiene listo el que es su nuevo trabajo tras las cámaras titulado Malmkrog, film cuyo primer tráiler acaba de ver la luz y podéis ver a final de página junto a su póster oficial. Con una duración cercana a los 200 minutos, Malmkrog, presente en el certamen alemán en la recién inaugurada sección Encounters, está basado en un texto del filósofo ruso Vladimir Solovyov conocido como Los tres diálogos y el relato del Anticristo.

Malmkrog nos cuenta como un grupo de invitados, entre los que se encuentra un político, una joven condesa y un general con su esposa entre otros, pasan las vacaciones de Navidad en una mansión de Transilvania propiedad de un terrateniente aristocrático. Entre suntuosas comidas y según va avanzando la noche el debate se vuelve cada vez más acalorado, las diferencias culturales se hacen más evidentes y el estado de ánimo se pone tenso. Al final, todos se convertirán en víctimas de su propio discurso.

La película con guion adaptado por parte del propio Cristi Puiu está protagonizada por Agathe Bosch, Ugo Broussot, Marina Palii, Diana Sakalauskaité, Frédéric Schulz-Richard e István Teglas.

Proyecciones Xcèntric: Access to the View. Las películas de Amy Halpern

Las películas de Amy Halpern están dedicadas al estudio de la luz, la percepción y el cine como medio. Sus juegos mentales, así como los placeres estéticos y las asociaciones sinestésicas que surgen de ellos, conducen a experiencias íntimas, melódicas y sensuales.

Desde su infancia, Amy Halpern comenzó a realizar composiciones a partir de la luz y el movimiento, como hacen todos los niños. Se interesó por el estudio de los volúmenes —espaciales y temporales—, de los espacios positivos y negativos y de su representación y/o sugestión en la pantalla.

Comenzando en Nueva York en 1971, donde trabajó sola en un apartamento con una cámara, un proyector, una empalmadora y una rebobinadora, empezó a componer sus películas a partir de las texturas, las luces y las sombras. Las propiedades del medio —las diferentes sensibilidades de la emulsión a la luz, el elegante movimiento browniano del grano y el deslizamiento de los gestos filmados, así como el de la propia película— siguen atrayendo su atención. También ha trabajado las formas en que se experimenta la duración.

Rodando en 16 mm, Halpern se interesa por la filmación directa de lo que puede ser visto: un objeto, una localización, un gesto, etc. Evita la manipulación dramática, ya que encuentra más interesante el drama inherente a lo abstracto, y frustra las expectativas del espectador aprendidas del cine narrativo. Jugando con diferentes formas asociativas, crea momentos fusionados en los que se puede experimentar un movimiento como un color, o una imagen como un sabor.

Invocation, 1982, sin sonido, 2 min; 3 Preparations, 1972, sin sonido, 6 min; Pouring Grain, 2000, sin sonido, 2 min; Access to View, 2000, 2 min; Filament (The Hands), 1975, sin sonido, 6 min; Peach Landscape, 1973, sin sonido, 5 min; Injury on a Theme, 2012, 7 min; Palm Down, 2012, sin sonido, 6 min; Cheshire Smile, 2012, 5 min; By Halves, 2012, sin sonido, 7 min; 3-Minute Hells, 2012, 14 min; #27, 2019, sin sonido, 3 min; My Mink (Unowned Luxuries), 2019, sin sonido, 5 min; Elixir, 2012, sin sonido, 7 min.

Proyección en 16 mm.

Copias cortesía de Amy Halpern.

Un programa de Francisco Algarín Navarro

Fecha: 27 febrero 2020

Horario: 19.30

Espacio: Auditorio

Precio: 4 € / 3 € Reducida

Abono 5 sesiones: 15 € / 12 € Reducido

Amigos CCCB: gratuito

Venta de entradas en taquillas (taquilles@cccb.org / 933064100) y www.eventbrite.es

Comprar entradas

Mònica Garcia Massagué, nueva directora general de la Fundació Sitges – Festival Internacional de Cinema de Catalunya

Mònica Garcia Massagué es la nueva directora general de la Fundació Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, ente que organiza el Festival de Sitges. Mònica Garcia ocupará la dirección de la Fundación los próximos cuatro años, con el objetivo de consolidar el liderazgo del Festival en su categoría y de potenciar la industria audiovisual. Àngel Sala se mantiene como director del Festival, cargo que ocupa desde 2001. El Patronato está formado por el Ayuntamiento de Sitges, la Generalitat de Catalunya y representantes de la industria audiovisual, además de otros organismos públicos y privados.

Mònica Garcia Massagué ha sido elegida como nueva directora general después de un proceso de selección a cargo de una consultora externa especializada de selección de personal. Al concurso público para escoger director/a general de la Fundación se presentaron 314 Currículums Vitae (de 106 mujeres y 208 hombres), de los cuales se hizo, después del análisis y valoración de méritos, una preselección de 21 candidaturas.

Mònica Garcia Massagué es licenciada en Ciencias de la Información (Periodismo) y en publicidad y relaciones públicas, y ha realizado el postgrado La informática en la producción audiovisual. Experta en la industria cinematográfica y en la organización de eventos culturales, hasta el momento ocupaba, en funciones, el cargo de directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya –anteriormente había sido subdirectora general del mismo ente (2015-2019 y jefa de comunicación del Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya (2004-2005). 

Con más de veintidós años de experiencia en el sector público, Mònica Garcia ha ejercido diversas responsabilidades ligadas a la gestión cultural y la dirección de comunicación. Antes de su incorporación a la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, fue responsable de Festivales de Cine en el Institut Català de les Empreses Culturals y jefa de festivales internacionales de cine y jefa de comunicación en Catalan Films&TV, entre otros. Por su lado, también ha ejercido la docencia en diversas universidades, ha sido codirectora del Master Cinema Fantástico i Ficción Contemporánea y ha publicado varios libros.

Teaser tráiler para lo nuevo de Tsai Ming-liang «Days»

Será indiscutiblemente uno de los platos fuertes de la inminente edición del Festival de Berlín en donde competirá por el preciado Oso de Oro, Days, cuyo primer y breve teaser tráiler acaba de ver la luz y podéis ver a final de página junto a su póster oficial, supone el nuevo trabajo tras las cámaras del siempre interesante cineasta taiwanés Tsai Ming-liang, realizador que desde 2013 con su extraordinaria Stray Dogs no dirigía un largometraje, entre tanto se ha ocupado de la realización de cortos y mediometrajes documentales de índole experimental como por ejemplo Journey to the West, Xiao Kang, No No Sleep o la reciente Your Face. Con Days Tsai Ming-liang vuelve a ese cine contemplativo de múltiples significados tan característico en su obra.

Days nos cuenta como Kang vive solo y aislado del mundo en una casa grande. A través de una ventana, se dedica a mirar las copas de los árboles azotadas por el viento y la lluvia. Siente un extraño dolor sin causa aparente que apenas puede soportar y que se apodera de todo su alma. Non vive en un pequeño departamento en Bangkok donde prepara metódicamente platos tradicionales de su pueblo natal. Un día ambos se encuentran en un hotel, los dos hombres comparten la soledad del otro para más tarde separarse y volver a unos días que fluyen como antes.

La película con fotografía a cargo de Chang Jhong-Yuan está protagonizada por Kang-Sheng Lee y Anong Houngheuangsy.

Programación de la séptima edición del Americana Film Fest

Esta semana se presentó la séptima edición del Festival Americana, con toda la programación y todas las novedades de este año. La edición de este año se celebrará entre los días 3 y 8 de marzo. La inauguración será el martes 3 en la sala Phenomena y el resto de las sesiones se proyectarán en las tres salas de los Cinemes Girona y en el Zumzeig. Además entre los días 3 y 6 de marzo, la Filmoteca de Catalunya hará cuatro sesiones de una retrospectiva del documentalista Steve James.

El festival se divide, básicamente, en tres grandes secciones: TOPS, NEXT y DOCS. También continuaremos con la sección LOST SESIONS que ya empezamos el último año y seguiremos apostando por los cortometrajes, además de la RETROSPECTIVA que haremos junto con la Filmoteca de Catalunya. Como novedad más destacable, en esta edición acabaremos de abrir las películas seleccionadas a todo el territorio norteamericano, más allá de los EE. UU., como ya habréis podido deducir por la imagen de este año, creación de  Glòria Bonet, en que conviven los tres idiomas que podremos escuchar durante el Americana 2020.

La sección TOPS, con los nombres más consolidados y las películas que acumulan más premios este año: Matthias te Maxime, del gran director del Quebec Xavier Dolan, una historia de amor entre dos amigos que nos volverá a mostrar el gusto estético, musical y lleno de excesos de un director que nunca deja indiferente; Jay and Silent Bob Reboot, de uno de los directores indies americanos más importantes de los 90, Kevin Smith, que vuelve con dos de sus personajes más icónicos, rodeado de amigos y humor grosero; siguiendo con el cine del Quebec, podremos ver también Repertoire des villes disparues o Ghost Town Anthology del particular cineasta Denis Côté, una película presente en Berlin que mezcla el tono desencantado y extraño de su director con el fantástico poético; y desde México nos llega Chicuarotes, dirigida por Gael Garcia Bernal, una historia de supervivencia y delincuencia de jóvenes en barrios humildes que estuvo presente en Cannes y San Sebastián; en Honey Boy otro actor, Shia LaBeouf, participa en la película detrás de las cámaras (también la interpreta) escribiendo un guion de ficción sobre su vida, problemas y sueños en una cinta que acumula 32 nominaciones y 8 galardones con premio gordo en Sundance y nominaciones varías en los Independent Spirit Awards, dirigida por el Alma Har’lo, que ya estuvo presente en Americana hace unas ediciones con LoveTrue; la americana Saint Frances, ganadora del premio del público y del premio especial del jurado en SXSW, será la inauguración de este año (recordad, exclusivamente con invitaciones, que repartiremos por nuestras redes sociales), una comedia fresca, emotiva y políticamente incorrecta, sobre nuevas familias y nuevas maneras de ver la maternidad; y de la inauguración a la clausura con Seberg, una película inspirada en hechos reales de la vida del icono de la Nouvelle Vague francesa, Jean Seberg interpretada por Kristen Stewart, que se pone en la piel de otra actriz que luchó por la igualdad racial y la militancia feminista; también tendremos la alocada comedia Sorry to Bother You, una distopía con empresas y empleados de lo más delirantes que ha arrasado en premios los últimos meses, como por ejemplo el de mejor primera película en los Independent Spirit Awards, después de su paso por Sundance o Austin (donde ganó mejor guion) , entre otros muchos festivales y premios; Jim Cummings es uno de los directores por el que el festival ya lleva apostando los últimos años en nuestras sesiones de cortos, Thunder Road es su primero largo, a partir del corto que pudimos ver en el festival hace algunas ediciones y que consiguió estar presente en Cannes y hacerse con el Grand Prix del Jurado en SXSW; finalmente, otro director que no deja a nadie indiferente es Harmony Korine, que después de sorprender con la ya cinta de culto Spring Breakers, vuelve con otra historia de estética alucinada titulada The Beach Bum, con una interpretación memorable y pasadísima de vueltas del gran Matthew McConaughey.

En NEXT, un año más, la apuesta es por cintas no tan conocidas de diferentes géneros, procedencias e intenciones. Las 10 seleccionadas de esta edición son: Mickey and the Bear, un coming of age protagonizado por Camila Morrone, que ha resultado ser una de las óperas primas revelación del año y que ha estado presente en festivales como Cannes o SXSW; Swallow, sobre una mujer rica y atormentada con una extraña adicción presente en el pasado festival de Sitges y que acumula más de 15 premios entre los que destaca el de mejor actriz en Tribeca por el espectacular papel de Haley Bennett; Greener Grass, la locura de este año en la Ia línea de Lemon o An Evening with Beverly Luff Linn, donde tiene un papel Janicza Bravo, directora de Lemon, como pista de por dónde irá la película; The Art of Self-Defense es otra comedia delirante pero punzante protagonizada por Jesse Eisenberg, Alessandro Nivola y David Zellner, que fue uno de los invitados estrella de la última edición del festival; The Death of Dick Long vuelve a ser una comedia, salvaje y surrealista, en este caso dirigida por Daniel Scheinert, la mitad de los Daniels de Swiss Army Man y protagonizada por André Hyland, director de The 4th, que estuvo presente en Americana; la última comedia, con toques surrealistas pero ahora con trasfondo social será Give me Liberty, presente en Cannes, Sundance y con 4 nominaciones a los Independent Spirit Awards; y siguiendo en la línea social tendremos también la mexicana Mando de obra, ópera prima que escribe, produce y dirige David Zonana, una cinta muy pequeña que fue una de las sorpresas de la última edición del Festival de San Sebastián y que sorprendentemente tiene ciertas similitudes con una de las cintas del año, la coreana Parásitos; otra ópera prima es Burning Cane, del joven Phillip Youmans, que con tan solo 19 años se ha situado entre los directores más prometedores gracias a las dos nominaciones a los Independent Spirit Awards o a los 3 premios conseguidos en Tribeca, en una película cargada de dolor y buen cine con influencias de Terrence Malick que no parece estar dirigida por alguien tan joven; y seguimos con cine de autor para paladares exquisitos con The Sound of Silence, de Michael Tyburski interpretada por Peter Sarsgaard y la Rashida Jones en una extraña historia de medicina alternativa, estrés y soledad que estuvo presente en el último festival de Sundance; cierra la sección The Vast of Night, ganadora del premio del público en Slamdance y con una nominación a mejor primer guion en los Independent Spirit Awards, una joya del sci-fi retro inspirado en series como La dimensión desconocida y que encantará a los amantes del género.

Finalmente la tercera sección grande del festival, DOCS, presentará 7 espléndidas películas de género documental y que nos descubrirán historias reales pero también cargadas de talento cinematográfico: America to Me es una serie documental de diez horas (repartidas en cuatro sesiones en el cine Zumzeig) que nos explica lo que ocurre durante todo un año académico en una escuela pública de Chicago y que nos presentará Steve James, uno de los grandes invitados de esta edición, documentalista reputado, director entre otras de Life Itself o Hoop Dreams, nominado en dos ocasiones a los Oscar y que se acompaña de directores de alto nivel para ayudarlo en la dirección del documental como por ejemplo Bing Liu, director de Minding the Gap, proyectada en la última edición de Americana; en 17 Blocks veremos como el documentalista Davy Rothbart captura durante 20 años el día a día de los Sanford, una familia afroamericana que sobrevive a 17 calles de la Casa Blanca, en un documental lleno de peligros, sueños y esperanzas condensados en hora y media de metraje; en el emotivo 5B, Paul Haggis, director de Crash, nos acerca a la creación del pabellón 5B del Hospital General de San Francisco, en plena epidemia del SIDA a principios de los 80, cuando abre como medida extraordinaria para combatir un virus desconocido y donde veremos a gente anónima que se presenta voluntaria para ayudar a los primeros pacientes de la enfermedad; y de nuevo desde México nos llega Midnight Family, un documental que nos enseña que la carencia de ambulancias en Ciudad de México hace que proliferen algunas de privadas, que harán lo posible para llegar antes que nadie al lugar de los accidentes para atender a los heridos, pero también para sacar rendimiento a su negocio, en un documental de factura impecable y muy sobrecogedor; The Projeccionist es la última película de Abel Ferrara, uno de los cineastas más importantes y personales de los últimos años, donde el director se deja llevar por Nueva York por Nicolas Nicolaou, un propietario de cines que nos explica cómo han cambiado las cosas en la metrópoli desde los años 70, en una sesión muy especial y cinéfila que se completará con el corto Last Interview Film of Jonas Mekas-version 1 de Chihiro Ito con la última entrevista filmada a Jonas Mekas; Martha: A Picture Story, es la biografía de la fotógrafa Martha Cooper, que en el Nueva York de los 70 capturó algunas de las primeras imágenes de grafitis justo en un momento en que la ciudad les había declarado la guerra y que décadas más tarde se ha convertido en la madrina espiritual del movimiento internacional del Street Art; finalmente veremos I Want my MTV, retrato imprescindible de la cadena nacida en 1981 y que se convierte en un símbolo de la cultura pop, haciendo un repaso al nacimiento, éxito y decadencia de la MTV narrado por las estrellas que hicieron posible su existencia.

El festival se completará con dos películas más que formarán parte de The Lost Sesions, sección que empezamos la última edición y que pretende recuperar cintas poco conocidas u olvidadas por el espectador. En este caso veremos dos largos y dos cortos que dirigió uno de los pioneros del cine indie americano, el afroamericano Charles Burnett, que hizo sus mejores producciones entre finales de los 60 y principios de los 80, reivindicado con posterioridad, puesto que su cine realista de comunidades negras poco privilegiadas, no era a buen seguro ni un cine de masas, ni un cine cómodo para las clases acomodadas. Las cintas proyectadas serán Killer of Sheep y My Brother’s Wedding, acompañadas de los cortos Several Friends y The Horse.

Y hablando de cortos Americana sigue fiel a dicha temática. Este año se vuelven a tener tres sesiones como en la última edición. Repetiremos el Sundance Short Film Tour, que nos traerá los mejores cortos del prestigioso festival en una sesión en que se proyectará el corto nominado al Oscar Brotherhood y las dos habituales sesiones con nuestra selección de lo mejor del año donde podremos ver desde el nuevo trabajo de Richard Raymond, A Million Eyes, después de ganar el año pasado Americana con Souls of Totality a la nueva gamberrada de en Bill Plympton, Trump Bites. Films que han pasado por festivales como Cannes, SXSW o Sundance compartiendo sesión con los nuevos talentos emergentes. Y finalmente podremos ver también en la Filmoteca de Catalunya, cuatro películas que formarán parte de una retrospectiva del director Steve James. Se proyectarán Hope Dreams, Life Itself, Abacus: Small Enough to Jail y The Interrupters.

Un Steve James que será uno de nuestros invitados de esta edición, acompañado de Denis Côté (director de Repertoire des villes disparues), Jocelyn DeBoer y Dawn Luebbe (directoras, guionistas, productoras y actrices de Grener Grass), además nos visitarán Ben Epstein y Seth Epstein que vendrán junto con la directora de arte Kelly Phelps a presentar su corto Something like loneliness y  Brenden Hubbard que vendrá a presentar su corto The helping hand.

La oscura fantasía épica de David Lowery, primer tráiler de «The Green Knight»

A24 acaba de hacer público un primer tráiler oficial, que podéis ver a final de página junto a su póster promocional, del nuevo trabajo tras las cámaras del siempre interesante realizador estadounidense David Lowery titulado The Green Knight, su película más ambiciosa realizada hasta fecha de hoy. El responsable de las notables A Ghost Story y The Old Man & the Gun se adentra en esta ocasión en lo que se podría definir como fantasía medieval con una adaptación, o si se prefiere reinterpretación, del conocido relato Sir Gawain y el Caballero Verde, un romance métrico escrito a finales del siglo XIV que consta de cuatro poemas y en donde se indaga en la denominada leyenda artúrica. La película aún sin fecha de salida en España se estrenará en cines de Estados Unidos el próximo 29 de mayo.

Ambientada en el siglo XIV The Green Knight nos cuenta como Sir Gawain, el sobrino más imprudente del Rey Arturo, se embarcará en una feroz aventura y desafío para enfrentarse al misterioso Caballero Verde, un ser gigantesco y extraño que según cuentan se alimenta de hombres. Gawain en su oscura aventura tendrá que luchar contra fantasmas, gigantes, ladrones y diversos seres deformes en lo que se convertirá un profundo viaje a la hora de definirse a sí mismo y poder demostrar al mismo tiempo su valía ante los que le rodean.

La película que ha contado con efectos especiales elaborados por la prestigiosa Weta Digital, música a cargo de Daniel Hart y guion del propio David Lowery está protagonizada entre otros por Dev Patel, Barry Keoghan, Alicia Vikander, Ralph Ineson, Kate Dickie, Erin Kellyman, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Helena Browne,  Emilie Hetland, Anthony Morris, Megan Tiernan y Noelle Brown.

Amores de cine. Pasiones más allá del celuloide

El cine viene marcando el destino sentimental de la humanidad desde aquel 28 de diciembre de 1895, en París, cuando los hermanos Lumière proyectaron tres películas en el Salon indien du Grand Café, en el número 14 del Boulevard des Capucines: «Salida de la fábrica Lumière», «Llegada de un tren a la estación de la Ciotat» y «El regador regado». A partir de entonces, la sala oscura ha venido ofreciendo un mar de emociones y una puerta a la fantasía, abierta de par en par a mundos ajenos, en mitad de la cotidianidad.
A través de la gran pantalla muchos de nosotros, como los cincuenta y dos autores que David Felipe Arranz ha congregado en este volumen, hemos vivido relaciones tormentosas, devociones imposibles y amores eternos. A todos ellos les dedicamos, nosotros sus devotos, estos Amores de cine, noveno anuario del amor de Sial Pigmalión.
Autores:  Carlos Aganzo, Jesús Alcoba, Ignacio Amestoy, Jon Andión, Vicente Araguas, Miguel Ángel del Arco, David Felipe Arranz, Guillermo Balmori, Guillermo Busutil, Lucía M. Cabanelas, Fernando Castro Flórez, Jaime Chávarri, Alberto Chessa, Juan Manuel Corral, j. Ignacio díez, Diego Doncel, Sergi Doria, Juana Escabias, Luis Freijo, Marisol Galdón, Esperanza García Claver, Roberto Gil de Mares, Rafael Gordon, Cristina Higueras, Gérard Imbert, Ramón Jiménez Pérez, Raquel Lanseros, Juan Carlos Laviana, Alberto Lena, Miguel Losada, Manuel Martín Cuenca, Cristina Martín Jiménez, Víctor Matellano, César Antonio Molina, Miquel Molina, Vicente Molina Foix, Alicia Montesquiu, Manuel Neila, Javier Ors, Antonio Peláez, Amelia Pérez de Villar, Ernesto Pérez Zúñiga, Moisés Rodríguez, Basilio Rodríguez Cañada, Juan Carlos Rubio, Nery Santos Gómez, Pilar Tena, Ignacio del Valle, Bella Clara Ventura, Jaime Vicente Echagüe, Luis Antonio de Villena, Pedro Víllora.
Autor; Varios, Editorial: Sial Pigmalión, Páginas: 420

El Festival de San Sebastián dedicará una retrospectiva a la edad dorada del cine coreano

El ciclo ‘Flores en el infierno: la era dorada del cine coreano’ incluye más de veinte títulos producidos en los años 50 y 60.

El Festival de San Sebastián y Filmoteca Española organizan, en colaboración con Filmoteca Vasca y el Museo de San Telmo, una retrospectiva dedicada a la edad dorada del cine surcoreano, que incluirá más de veinte títulos de los años 50 y 60. El ciclo irá acompañado de un libro monográfico editado por el Festival y Filmoteca Española.

Aunque el cine de Corea del Sur se ha convertido en una presencia constante en festivales internacionales y en un referente del cine contemporáneo, la historia de esta cinematografía sigue siendo bastante desconocida para el público occidental y nuestro conocimiento de ella suele reducirse a los títulos producidos a partir de la década de los 90.

Este ciclo se centra en la llamada “era dorada” del cine surcoreano, cuando, pese a la precaria situación económica en que se encontraba el país tras la guerra de Corea y el control de la dictadura militar de Park Chung-hee, se desarrolló una industria cinematográfica capaz de satisfacer la demanda de un cine popular para el gran público y de consolidar las carreras de directores de diferentes estilos e inquietudes: algunos de ellos mostraban una imagen de sociedad moderna en desarrollo, mientras que otros denunciaban las duras condiciones de vida de la época.

La selección incluye una serie de títulos producidos en las décadas de los 50 y 60 e intenta reivindicar a un grupo de cineastas que pueden considerarse como los más destacados representantes de ese cine clásico surcoreano y trazar un panorama de los géneros más habituales en ese período, algunos de ellos inspirados en el cine americano y trasplantados a la realidad local, otros puramente autóctonos.

Entre las películas que conforman el ciclo se encuentran algunas de las más emblemáticas de la época: The Housemaid (1960) de Kim Ki-young, considerada una de las obras maestras de la historia del cine surcoreano; crónicas duras y realistas de la vida en la Corea del Sur de posguerra como Flower in Hell (1958) y Aimless Bullet (1960); la comedia romántica A Female Boss (1959); el amable clásico del cine familiar Romance Papa (1960); los melodramas The Daughters of Kim’s Pharmacy (1960) y Homebound (1967) o la ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Berlín The Coachman (1961), la primera película surcoreana galardonada en un festival internacional de cine.

También está presente el film noir con Black Hair (1964), el cine de terror y el thiller con The Devil’s Stairway (1964) y A Bloodthirsty Killer (1965) o el cine bélico que retrata el trauma de la división del país en North and South (1965). Farewell to the Duman River (1962), por su parte, es una muestra de un género típicamente local como es el “western manchú”, cintas de aventuras ambientadas en Manchuria e inspiradas en el western americano. Junto a títulos más inclasificables como la fantasía surrealista The Empty Dream (1965) o el drama de inspiración modernista Mist (1967), la retrospectiva recupera también la obra de las dos primeras mujeres directoras de la historia del cine surcoreano, Park Nam-ok (The Widow, 1955) y Hong Eun-won (A Woman Judge, 1962), así como el primer largometraje de animación producido en el país, A Story of Hong Gil-dong (1967).

Después de su proyección en el Festival de San Sebastián, la retrospectiva podrá verse en el cine Doré de Filmoteca Española durante los meses de octubre y noviembre.​

LISTA PROVISIONAL DE TÍTULOS

  • MIMANG-IN / THE WIDOW, Park Nam-ok (1955)
  • JAYUBU-IN / MADAME FREEDOM, Han Hyung-mo (1956)
  • JIOKHWA / FLOWER IN HELL, Shin Sang-ok (1958)
  • YEOSAJANG / A FEMALE BOSS, Han Hyung-mo (1959)
  • OBALTAN / AIMLESS BULLET, Yu Hyun-mok (1960)
  • HANYEO / THE HOUSEMAID, Kim Ki-young (1960)
  • ROMANCE PAPA, Shin Sang-ok (1960)
  • MABU / THE COACHMAN, Kang Dae-jin (1961)
  • YEONSANGUN / PRINCE YEONSAN, Shin Sang-ok (1961)
  • DUMANGANG-A JAL ITGEORA / FAREWELL TO THE DUMAN RIVER, Im Kwon-taek (1962)
  • YEOPANSA / A WOMAN JUDGE, Hong Eun-won (1962)
  • KIM YAGGUG-UI TTALDEUL / THE DAUGHTERS OF KIM’S PHARMACY, Yu Hyun-mok (1963)
  • DORAOJI ANNEUN HAEBYONG / THE MARINES WHO NEVER RETURNED, Lee Man-hee (1963)
  • HYEOLMAEK / BLOODLINE, Kim Soo-yong (1963)
  • GEOM-EUNMEOLI / BLACK HAIR, Lee Man-hee (1964)
  • MA-UI GYEDAN / THE DEVIL’S STAIRWAY, Lee Man-hee (1964)
  • MAN-BAL-UI CHEONG CHUN / THE BAREFOOTED YOUNG, Kim Kee-duk (1964)
  • CHUNMONG / THE EMPTY DREAM, Yu Hyun-mok (1965)
  • SAL-INMA / A BLOODTHIRSTY KILLER, Lee Yong-min (1965)
  • NAMGWABUG / NORTH AND SOUTH, Kim Kee-duk (1965)
  • GAETMA-EUL / THE SEASHORE VILLAGE, Kim Soo-yong (1965)
  • ANGAE / MIST, Kim Soo-yong (1967)
  • GWI-RO / HOMEBOUND, Lee Man-hee (1967)
  • HONG GIL-DONG / A STORY OF HONG GIL-DONG, Shin Dong-hun (1967)

Tráiler para lo último de Wes Anderson «The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun»

Dos años después de su exitosa Isle of Dogs Wes Anderson tiene ya listo el que es su nuevo trabajo tras las cámaras titulado The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, film que de la mano de Searchlight Pictures acaba de publicar un primer tráiler que podéis ver a final de página junto a su póster oficial. La película, que sigue unos parámetros autorales plenamente reconocibles, se estrenará en cines de Estados Unidos el próximo 24 de julio, en España lo hará dos meses después, el 25 de septiembre.

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun viene a representar una carta de amor al mundo del periodismo, ambientada en la redacción de un periódico estadounidense llamado The French Dispatchen ubicado una ciudad francesa ficticia del siglo XX, la película nos cuenta tres historias interconectadas entre sí.

El film con guion del propio Wes Anderson y música a cargo de Alexandre Desplat está protagonizada por Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Steve Park, Bill Murray, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Kate Winslet, Alex Lawther, Cécile De France, Henry Winkler, Elisabeth Moss, Christoph Waltz, Rupert Friend, Jason Schwartzman, Fisher Stevens y Sam Haygarth.

Filmoteca Española: El telón rumano. Cine bajo Ceaușescu

Filmoteca Española pone en marcha durante febrero un ciclo de cine rumano en colaboración con el Instituto Cultural Rumano de Madrid.

La primera sesión se celebra el 4 de febrero, a las 19:45hrs. con la proyección de At the end of the Line

Filmoteca Española, en colaboración con el Instituto Cultural Rumano de Madrid y DACIN SARA (Sociedad de Gestión de Derechos de Autor de los Cineastas de Rumanía) proponen el ciclo «El telón rumano. Cine bajo Ceaușescu».

Este programa tiene como objetivo presentar una selección de algunas películas rumanas representativas del período del régimen de Ceaușescu, tratando de colocar el cine en un contexto histórico difícil, marcado por la tensión entre la estética, la libertad negociada del cineasta y las limitaciones ideológicas. En el relato de la vida cotidiana, de una vida dura, de pobreza y dificultades, se hacen referencias sutiles a aspectos que caracterizaban la época, incluidos los reflejos totalitarios del régimen, intentando estrategias creativas para evitar la censura.

En diciembre de 2019 se cumplieron 30 años de la caída del comunismo en Rumanía, que abrió el camino a importantes transformaciones en la sociedad rumana, reflejadas asimismo en la cinematografía. La nueva ola de cine rumano, con películas y directores reconocidos internacionalmente y premiados en los festivales más importantes, supone una nueva etapa en la historia del cine rumano.

La inauguración tendrá lugar el 4 de febrero, a las 19.45, con la proyección de At the end of the Line (Dinu Tãnase, 1982) y la presentación por parte de Maria Floarea Pop, directora del Instituto Cultural Rumano, y David Felipe Arranz, periodista y profesor de la Universidad Carlos III, que hará una introducción sobre el cine rumano durante el régimen de Ceaușescu.

Programación completa

  • At the End of the Line (Dinu Tãnase, 1982) 4 (19:45) 23 (22:15)
  • Beyond the Sands (Radu Gabrea, 1974) 6 (20:00) 25 (22:00)
  • The Wood Cutters (Ioan Cărmăzan, 1982) 13 (22:00) 18 (20:00)
  • Reconstruction (Lucian Pintilie, 1968) 12 (19:45) 20 (20:30)
  • The Wall (Constantin Vaeni, 1975) 9 (20:00) 27 (18:00)

La ninfa de Christian Petzold, tráiler de «Undine»

Será indudablemente unos de los platos fuerte del inminente Festival de Berlín en donde competirá por el preciado Oso de Oro, Undine, el nuevo film del siempre interesante Christian Petzold, autor de trabajos tan notables en estos últimos años como por ejemplo Bárbara, Phoenix o Transit, con motivo de su paso por el certamen alemán estrena un primer tráiler, que podéis ver a final de página junto a su póster oficial. La película, un drama romántico con toques fantásticos, aún sin fecha de salida en nuestro territorio, tiene previsto estrenarse en cines en su país de origen el próximo 26 de marzo.

Undine adapta una leyenda griega basada en una serie de cuentos mitológicos en donde una ninfa proveniente del agua seduce a los hombres, en la película, situada en la actualidad, vemos como una mujer llamada Undine (Paula Beer) es una graduada de historia que trabaja como guía en la cuidad de Berlín. Después de que su compañero (Jacob Matschenz) la deja por otra mujer, es maldecida y obligada a matar al hombre que la traicionó y regresar a las aguas de las que provino. Sin embargo, a diferencia del personaje mitológico en esta historia la protagonista trata de desafiar a su propio destino. Inmediatamente después de la ruptura, conoce a Christoph (Franz Rogowski), un buzo industrial del que se enamora. Los dos pasan un tiempo maravilloso juntos hasta que el empieza a darse cuenta de que ella le está ocultando algo, hecho que hará que aparezca una desconfianza entre ambos de trágicas consecuencias.

La película con guion del propio Christian Petzold está protagonizada por Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz, Anne Ratte-Polle, Rafael Stachowiak, José Barros, Julia Franz Richter, Gloria Endres de Oliveira, Enno Trebs, Christoph Zrenner, Stefan Walz y Bita Steinjan.

«Bacurau» review

En un futuro cercano. El pueblo de Bacurau llora la muerte de su matriarca Carmelita, que falleció a los 94 años. Algunos días más tarde, los habitantes se dan cuenta de que el pueblo está siendo borrado del mapa.

La alegoría política y social siempre ha sido un tema recurrente dentro de la historia del cine, posiblemente haya sido el género fantástico y la utopía de ciencia ficción en especial la parcela más abonada a discursos en donde se nos alertaba acerca de los peligros existentes de según qué ideologías que ostentaban, o lo pretendían, el poder, la lista a tal respecto seria ciertamente extensa, como algunos ejemplos podríamos citar el 1984 de Michael Radford en donde la novela de George Orwell ejercía en su plasmación en imágenes de una visión marxista del comunismo provista de un discurso nada sutil acerca del miedo hacia colectivos, que en el fondo resultaba ser todo lo contrario, dominantes, en el Metropolis de Fritz Lang también éramos testigos de la alienación popular con especial énfasis en las separaciones y diferencias de clases sociales con el claro trasfondo de la revolución industrial como síntesis principal de su argumentación, sin irnos tan lejos y apartándonos del fantástico en la extraordinaria The Master de Paul Thomas Anderson veíamos como se indaga en la debilidad mental del individuo a través de un mensaje en donde la religión nos es mostrada como una engañosa arcadia direccionada principalmente hacia la dominación de gente común. Posiblemente a la hora de presentar la excelencia del discurso alegórico o metafórico de raíz político ubicado en un escenario fantástico la novela de Jack Finney Invasion of the Body Snatchers, llevada en varias ocasiones a la gran pantalla, representaba a la perfección una feroz crítica a través de una narrativa paranoica conspirativa del fascismo adyacente en aquella época en relación al senador McCarthy y sus famosas listas negras.

El cine de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles como claro cine militante ha transitado hasta día de hoy en su gran mayoría a través de un discurso en donde problemáticas sociales y políticas figuran como la principal génesis de su dictado como bien hemos podido comprobar en sus últimas Sonidos de barrio o Aquarius, en su nuevo trabajo tras las cámaras titulado Bacurau se indaga nuevamente en tal discurso en lo relativo a su fondo aunque no tanto en referencia a una formas que difieren con respecto a anteriores películas realizadas por el dúo de directores brasileños. El menaje en esta ocasión es aún menos sutil y más obvio si cabe que en ocasiones pasadas, en el de alguna manera encontraremos más texto que subtexto, la figura de un poder totalitario representado en la figura del invasor nos remite claramente a la actualidad y a Jair Bolsonaro, la novedad viene dada en la forma que Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles representan tal alegoría política, lo hacen a través de una mixtura genérica tan vasta como por momentos imposible, la virtud viene dada en la medida de no desentonar un producto que dada su naturaleza tenia todos los números para hacerlo. Las referencias de este retrato rural son innumerables, a tal respecto podríamos denominar a Bacurau como una fábula de realismo mágico que irremediablemente nos remite al cine perpetrado en su día por Alejandro Jodorowsky, sus inequívocas texturas de western también parecen transitar por momentos a través de imaginarios fílmicos de por ejemplo John Carpenter o Sam Peckinpah, en tal sentido  la sobredosis de sangre y vísceras adyacente en el film puede descolocar a más de uno, sin embargo estas hibridaciones que por momentos devienen como imposibles no hacen más que reforzar una apuesta que resulta ser tan arriesgada como parcialmente conseguida en relación al buen manejo de los cambios de tono. Al igual que la anterior Aquarius en Bacurau asistimos a un desalojo que deviene como forzoso, si en aquella ocasión era un bloque de pisos aquí se trata de un remoto pueblo situado al sur del Brasil, nuevamente la denuncia va encaminada hacia el invasor que en esta ocasión tendrá que volver a hacer frente a una solidaridad antisistema tan árida como violenta.

De clara lectura política y provista de abundantes ideas tanto  visuales como discursivas Bacurau como buena fábula distópica que es no parece reparar mucho en un subrayado que por momentos parece colisionar con las coordenadas del aquel llamado Cinema Novo, poco importa en realidad dicha confrontación de estilos pues al final de alguna manera confluyen en relación a una combinación resultante de género y política a partes iguales que terminan resultando ciertamente efectiva, a tal aspecto la decisión deviene como ciertamente radical en referencia a un dictado en donde su nada disimulada extravagancia, llevada a cabo sin ningún tipo de complejos ni miramientos sutiles, se erige a modo de esa conocida génesis en donde el cine brasileño parece estar concebido como arma política, aquí expuesto mediante una agraciada mezcla genérica que da lugar a su conclusión al correspondiente debate y reflexión de lo que parece ser hoy en día el Brasil contemporáneo.

Valoración 0/5:3

Señales del futuro, primer tráiler de «The Vast of Night»

Tras aquella comedia independiente zombie algo intrascendente titulada Let There Be Zombies Andrew Patterson en su segundo trabajo tras las cámaras sigue indagando en esto del fantástico pero ahora desde una vertiente de ciencia ficción que parece emparentada al menos argumentalmente a la fundamental The Twilight Zone, The Vast of Night, cuyo primer tráiler acaba de ver la luz y podéis ver a final de página junto a su póster oficial, tras su paso el pasado mes de septiembre por el Festival de Toronto tendrá un estreno simultaneo en Estados Unidos en cines y Amazon Prime Video previsto para el próximo 29 de mayo.

The Vast of Night nos sitúa en Nuevo México, Estados Unidos en la década de los años 50. Dos trabajadores de una radio local, un operador de radio y un pinchadiscos descubren una frecuencia que podría cambiar su vida y la de toda la humanidad para siempre, líneas telefónicas caídas, sospechosas señales de radio, bobinas de cintas ocultas en una biblioteca y una misteriosa llamada telefónica anónima llevarán a nuetros protagonistas a una peligrosa búsqueda hacia lo desconocido.

La película con guion a cargo de James Montague y Craig W. Sanger está protagonizada por Sierra McCormick, Mollie Milligan, Jake Horowitz, Richard Jackson, Gail Cronauer, Gary Teague, Mallorie Rodak, Bruce Davis, Brett Brock, Nicolette Doke, Brandon Stewart, Jessica Peterson, Pam Dougherty, Laura Griffin, Antoinette Anders, Rob Bullock y Shelley Kaehr.

Víctor Erice y la música. La búsqueda de la revelación

La obra de Víctor Erice, aclamada y mitificada por la crítica cinematográfica mundial, no parece, a primera vista, especialmente musical. Calificada como silenciosa, contemplativa, pictórica… los análisis, e incluso el recuerdo del público en general, no hablan de música. Sin embargo, cuando se señalan, en concreto, los momentos más emblemáticos de sus películas, paradójicamente emergen, enseguida, un pasodoble bailado por un padre y una hija en una fiesta de primera comunión (El sur), una copla entonada una y otra vez hasta satisfacer a dos amigos pintores que disfrutan del paso de la vida junto a un membrillero (El sol del membrillo), los enormes ojos de una niña obnubilada ante la proyección –y la música…– de una película de terror en un pequeño pueblo castellano de las España de posguerra (El espíritu de la colmena), una canción de cuna que emerge de la nada en el filo de vida y la muerte de un recién nacido (Alumbramiento), un pianista que atormenta las noches de insomnio de un niño aterrorizado por la experiencia de asomarse a la primera película de su vida (La Morte Rouge), una niña que improvisa una canción invocando el final de la lluvia que arruina el dibujo de un árbol como el que pintó su abuelo veinte años atrás (Correspondencias Erice-Kiarostami), o un acordeonista que interpreta un himno obrero ante la foto en la pared de unos compañeros que ya no están (Cristales  rotos)…
La música no sólo es un elemento clave para entender la propuesta expresiva en todas y cada una de las películas de Víctor Erice, sino que, como se desgrana en este libro, es el hilo conductor de su carrera profesional y de su inagotable búsqueda a través de seis décadas por realizar un destino vital a través del cine. Una búsqueda por salir al encuentro de la verdad –más allá de la realidad material del mundo–, que se configura en el pensamiento y la metodología de trabajo del cineasta a través de un diálogo entre la propia biografía del director, la historia universal del cine, y el contexto social, político y cultural en el que se van forjando todas esas películas. En este diálogo multidireccional, recorrido por múltiples experimentos y caminos de ida y vuelta, la música se revela como la llave que abre todas las puertas hacia el otro lado con el que sueña Víctor Erice desde que una tarde de invierno de 1945 su hermana le llevó a ver la primera película de su vida.
El autor
José Ángel Lázaro López  (Madrid, 1974). Master en Estudios sobre Cine Español y Doctor en Comunicación Audiovisual, es profesor del departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, e impulsor de la Cátedra de Cine de la Universidad de Oviedo y del grupo de estudios e investigación CinE·MOT, Materiales, Oficios y Teorías en el Cine Español.
Programador del Festival de Cine de Avilés y autor de numerosas publicaciones en medios internacionales, compagina su carrera como investigador y académico con su faceta como guionista, director, montador y productor cinematográfico, así como con una amplia y multiforme carrera musical como compositor, guitarrista, cantante y trompetista.
Especialista en la figura y obra de Víctor Erice, actualmente trabaja sobre la teorización y las aplicaciones pedagógicas de los procesos de creación cinematográficos, así como sobre nuevas posibilidades formales en las relaciones entre música y cine.
Autor; José Ángel Lázaro López, Editorial: Shangrila, Colección Hispanoscope libros, Páginas: 350

Un reinicio sangriento, primer tráiler para «Spiral: From the Book of Saw»

Lionsgate acaba de lanzar el primer tráiler, que podéis ver a final de página junto a su póster oficial, de la nueva entrega de la exitosa franquicia Saw titulada Spiral: From the Book of Saw. En cierta manera el film no deja de ser una reinvención o si se prefiere un spin-off de la saga. Tras las cámaras un pluriempleado dentro del género de terror en estos últimos años como es Darren Lynn Bousman, director que ya fue responsable de la segunda, tercera y cuarta parte de la franquicia. Spiral: From the Book of Saw de la mano de DeAPlaneta se estrenará en nuestro país al igual que en Estados Unidos el próximo 15 de mayo.

En Spiral: From the Book of Saw vemos como tras la sombra de un veterano policía el joven detective Ezekiel Banks y su nuevo compañero toman las riendas de una extraña investigación relacionada con una serie de asesinatos que albergan ciertos paralelismos con unos sangriento hechos ocurridos con anterioridad en la misma ciudad. A medida que profundiza en el caso, Zeke descubre que él mismo se ha convertido en el epicentro del macabro juego orquestado por el supuesto asesino.

La película, con Mark Burg, Oren Koules, James Wan y Leigh Whannel en la producción y guion a cago de Josh Stolberg y Pete Goldfinger, está protagonizada por Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols, Zoie Palmer, Nazneen Contractor, Dan Petronijevic, Morgan David Jones, Edie Inksetter, K.C. Collins, Josh Stolberg, Ali Johnson, Brian Cook, Leila Charles Leigh, Christopher Tai, John Tokatlidis, Frank Licari, Andrew Perun y Heidi Matijevic.

Edward Owens. Obra completa en el Xcèntric

Edward Owens es un joven cineasta afroamericano queer que, bajo la tutela de Markopoulos, realizó toda su fascinante obra entre los 17 y 18 años, antes de abandonar el cine por su adicción a las drogas y un trastorno bipolar. Esta sesión presenta todas sus películas, que durante décadas permanecieron invisibles.

En su breve obra, Owens realizó retratos fílmicos y evocaciones sensibles en las que se entremezclan realidad, imaginación y deseo mediante sobreimpresiones y un uso delicado y barroco de la luz y el color. En Remembrance: A Portrait Study filmó un retrato de su madre y dos amigos; en Private Imaginings and Narrative Facts, su círculo en su Chicago natal; Tomorrow’s Promise —con un «estilo pictóricamente emocionante», según Tyler— aborda el amor roto entre un hombre y una mujer en un montaje de «imágenes en capas y desnudos dramáticamente iluminados» (Ed Halter).

Tras ver su primer film, Autrefois, Markopoulos escribió: «Owens puede ser uno de los pocos para los cuales lo “amateur” y lo “profesional” no tienen ningún significado: fiel a sus propios talentos innatos, con una absoluta y extraña determinación, ya esté la mente en las artes a favor o en contra de la belleza o de su gemelo opuesto, el caos. De modo que, con cada lucha posterior para completar una película, nos dejará sin aliento esperando su próximo trabajo».

Private Imaginings and Narrative Facts, 1966, 16 mm, 9 min

Remembrance: A Portrait Study, 1967, 16 mm, 6 min

Autrefois j’ai aimé une femme, 1966, 16 mm, 22 min

Tomorrow’s Promise, 1967, 16 mm, 45 min

Proyección en digital. Copias cortesía de The Film-Makers’ Cooperative.

Un programa de Gonzalo de Lucas.

Fecha: 9 febrero 2020

Horario: 18.30

Espacio: Auditorio

Precio 4 € / 3 € Reducida, Abono 5 sesiones: 15 € / 12 € Reducido, Amigos CCCB: gratuito

Venta de entradas en taquillas (taquilles@cccb.org / 933064100) y www.eventbrite.es

Comprar entradas

Marie Curie y el descubrimiento, tráiler de «Radioactive»

Ciertamente difícil de encasillar la trayectoria tras las cámaras de la realizadora Marjane Satrapi, tras las dos notables piezas de animación con las que se dio a conocer, Persépolis y Poulet aux prunes, las inclasificables, ya en imagen real, The Gang of the Jotas y The Voices abrían un interrogante y en parte una incertidumbre en referencia a cómo serían las futuras temáticas abordadas por parte de la directora de origen iraní. Radioactive, cuyo primer tráiler y póster oficial podéis ver a final de página, posiblemente sea su trabajo más académico realizado hasta la fecha. La película, biopic histórico de la científica Marie Curie basado en la novela gráfica de Lauren Redniss, que clausuro el pasado Festival de Toronto, aún sin fecha en España tiene previsto su estreno comercial en el Reino Unido para el próximo 20 de marzo.

Radioactive nos presenta al matrimonio formado por Marie Curie y Pierre Curie que desarrolló la teoría de la radioactividad y descubrieron el radio y el polonio siendo ella la primera mujer en recibir un Premio Nobel. El trabajo de toda una vida y las consecuencias que conllevaron sus descubrimientos enmarcados en una historia que nos muestra como fue el comienzo de la era nuclear.

La película producida por Shoebox Films y Working Title Films con guion a cargo de Jack Thorne está protagonizada por Rosamund Pike, Sam Riley, Anya Taylor-Joy, Aneurin Barnard, Simon Russell Beale, Jonathan Aris, Indica Watson, Mirjam Novak, Tim Woodward, Cara Bossom, Richard Pepple, Michael Gould, Mark Phelan y Corey Johnson.

Cartel y primer avance del Bcn Film Fest 2020

El BCN FILM FEST, fiel al espíritu cultural de Sant Jordi, vuelve a ofrecer películas que giran en torno al eje temático Cine-Literatura-Historia en su Sección Oficial, centradas sobre todo en adaptaciones literarias, biopics de grandes personalidades y eventos históricos de relevancia.

Como en las ediciones anteriores, el Festival contará con 6 secciones: Sección Oficial, Cinema amb Gràcia (dedicada a las comedias), Zona Oberta, Art al Cinema (dedicada a grandes documentales sobre arte), Imprescindibles (dedicada a clásicos del cine de autor) y una sección dedicada al cine de un país invitado.

CARTEL DEL BCN FILM FEST 2020

El cartel oficial de la 4ª edición del BCN FILM FEST es una ilustración de un fotograma de la película CUENTO DE PRIMAVERA de Éric Rohmer, cineasta a quien el festival dedica este año la sección Imprescindibles, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Con este cartel diseñado por Inés Martínez se intenta reflejar la profunda relación/pasión que el festival de cine mantiene con la literatura y los libros.

AVANCE DE LOS PRIMEROS TÍTULOS DEL BCN FILM FEST 2020

La 4ª edición del festival contará con una programación de más de 60 títulos en sus diferentes secciones. A continuación, un primer avance de la programación:

SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN

CUANDO HITLER ROBÓ EL CONEJO ROSA
(Als Hitler das rosa Kaninchen stahl) de Caroline Link
Alemania, Suiza / Première española

TRUE HISTORY OF THE KELLY GANG de Justin Kurzel
Con George MacKay, Charlie Hunnam y Russell Crowe
Australia, Reino Unido / Première española

CORPUS CHRISTI (Boze Cialo) de Jan Komasa
Nominada al Oscar a la Mejor Película Internacional
Polonia / Première española

SECCIÓN OFICIAL – FUERA DE COMPETICIÓN

  1. JONES de Agnieszka Holland
    Polonia, Reino Unido / Première catalana

#ANNEFRANK. PARALLEL STORIES de Sabina Fedeli y Anna Migotto
Con Helen Mirren
Italia / Première española

CENTOVENTI CONTRO NOVECENTO de Alessandro Scillitani
Italia / Première española
 
THE BOOKSELLERS
de D.W. Young
Estados Unidos / Première española

CINEMA AMB GRÀCIA

THE PEANUT BUTTER FALCON de Tyler Nilson y Michael Schwartz
Con Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Bruce Dern y John Hawkes
Estados Unidos / Première española

IMPRESCINDIBLES – Centenario ÉRIC ROHMER

MI NOCHE CON MAUD (1969)
LA RODILLA DE CLAIRE (1970)
PAULINE EN LA PLAYA (1983)
EL RAYO VERDE (1986)
CUENTO DE PRIMAVERA (1990)
CUENTO DE INVIERNO (1992)
CUENTO DE VERANO (1996)
CUENTO DE OTOÑO (1998)

MERCEDES SAMPIETRO – PRESIDENTA DEL JURADO

Mercedes Sampietro, la actriz de teatro, televisión y cine, será la Presidenta del Jurado del BCN FILM FEST 2020.

Nacida en 1947 en Barcelona, dio sus primeros pasos como actriz en la capital catalana. En 1970 subió a su primer escenario como intérprete profesional y en 1977 debutó frente a las cámaras de cine, gracias a Jaime Chávarri y su cinta “A un dios desconocido”. En 1980 Pilar Miró la eligió para participar en “Gary Cooper, que estás en los cielos”. Sería la primera de las cinco colaboraciones que realizaron juntas.

Su trayectoria también incluye distintos papeles en producciones catalanas, como las series “Nissaga de poder”, “Laberint d’ombres”, “Porca Misèria” o «La Riera».

Desde noviembre del año 2003 a diciembre de 2006 Mercedes Sampietro fue también Presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

En cuanto a los premios recibidos, Mercedes Sampietro recibió dos Conchas de Plata a la Mejor Actriz por “Lugares Comunes” (2002) y “Extramuros” (1985) y, además, ganó un Goya por su interpretación en “Lugares comunes”. Algunas de las películas que conforman su filmografía más reciente son: “Las Furias”, “Violetas”, “La noche que dejó de llevar”, “El hombre de arena”, “Vida de familia”, “Va a ser que nadie es perfecto”, “53 días de invierno”, “Salvador (Puig Antich)”, “Reinas” y “Nordeste”.

El resort del terror, tráiler final de «Fantasy Island»

Blumhouse sigue ofreciéndonos productos de género de terror ciertamente disfrutables a un nivel comercial, su última producción en llegarnos, a la espera de Run Sweetheart Run, será Fantasy Island, film cuyo tráiler final de la mano de Sony Pictures acaba de ver la luz y podéis ver a final de página junto a su póster oficial. Fantasy Island, que cuenta tras las cámaras con Jeff Wadlow (Cry Wolf, Kick-Ass 2 o la reciente también producción Blumhouse Truth or Dare), viene a ser una adaptación en clave de terror de la famosa serie de televisión de los años 70 ambientado en un resort ubicado en una isla mágica interpretado por Ricardo Montalban y Hervé Villechaize.

Fantasy Island que se estrenará comercialmente en Estados Unidos y España el próximo 14 de febrero nos cuenta como el enigmático Sr. Roarke hace realidad los sueños de los afortunados huéspedes que acuden a su lujoso y remoto resort tropical. Sin embargo, sus fantasías se convertirán inesperadamente en pesadillas para unos invitados que deberán resolver el misterio que oculta la isla para poder lograr escapar de ella con vida.

La película con guion del propio Jeff Wadlow junto a Jillian Jacobs y Christopher Roach está protagonizada por Michael Peña, Maggie Q, Michael Rooker, Lucy Hale, Kim Coates, Portia Doubleday, Ryan Hansen, Charlotte McKinney, Jimmy O. Yang, Parisa Fitz-Henley, Robbie Jones, Austin Stowell, Goran D. Kleut, Nick Slater, Evan Evagora, Joshua Diaz, Renee Murden, Jeriya Benn, Mark Weinhandl, Ian Roberts y Tim Wong.

Filmoteca Española pone en marcha junto al Greek Film Archive un ciclo de cine griego

Bajo el título “Kinos. Resistencias griegas”, el Cine Doré acoge durante los meses de febrero y marzo un programa con las películas más representativas del cine heleno. El día 7 de febrero Yannis Sakaridis presenta su último filme, Amerika Square.

Desde filmes como Astero, película dirigida por Dimitris Gaziadis en 1929 que supuso el primer intento de crear un género griego, hasta otras más recientes como Park (Sofia Exarchou, 2016), “Kinos. Resistencias griegas” propone una revisión del cine heleno a través de títulos de marcado carácter social que dibujan, a lo largo de febrero y marzo, una crónica de los acontecimientos más relevantes del siglo pasado en Grecia.

Tras casi una total aniquilación de la producción nacional durante los años 30, la década de 1940 fue testigo de la emergencia del cine griego a través de películas como The Counterfeit Coin (Yorgos Tzavellas, 1955). Otros filmes como Glory Sky o The Roundup van a mostrar la influencia en este cine de las crisis políticas que desembocaron en la Dictadura de los Coroneles entre 1967 y 1974, mientras que figuras como Theo Angelopoulos visibilizaron la hegemonía del cine político en el periodo de 1974 hasta 1981, el cual acabará siendo sustituido posteriormente por otro cine más orientado hacia la identidad: la mujer moderna y las personas refugiadas e inmigrantes comenzaron a dominar la gran pantalla. Un buen ejemplo de ello es The Price of Love de Tonia Marketaki, una de las cineastas pioneras en Grecia. Ya en la década de 1990 las narraciones cosmopolitas y la condición posmoderna tomaron las riendas del arte cinematográfico griego, como queda patente en la última triología de Angelopoulos, la “trilogía de las fronteras”.

Visita del director de cine Yannis Sakaridis

Más allá de recoger este cine reivindicativo, reflejo de la sociedad del siglo pasado, el ciclo organizado por Filmoteca Española y el Greek Film Archive atiende también a un cine griego presente en festivales como el de Venecia o Cannes con títulos como Canino (Yorgos Lanthimos, 2009) o J.A.C.E. (Menelaos Karamaghiolis, 2011). También Amerika Square (2016), cuya proyección, el día 7 de febrero a las 19:30hrs., contará con la presentación y coloquio a cargo de su director, Yannis Sakaridis.

El ciclo da comienzo el día 2 de febrero a las 19:30hrs. con Canino, película de la que el crítico de cine Jordi Costa destaca «un meritorio manejo del humor negro» en una película «extraña, áspera y agresiva».

Puedes consultar la programación completa del ciclo en este enlace.