Culto al demonio, tráiler de «Hail Satan?»

El Festival de Sundance es indiscutiblemente uno de los certámenes cinematográficos que más cuidan la selección de documentales en referencia al número y la calidad, en su gran mayoría trabajos ciertamente interesantes que de forma algo lamentable tienen una difícil distribución en España, nos detenemos en uno de esos trabajos que esperemos de alguna forma llegue a nuestro país, Hail Satan? cuyo primer tráiler y póster oficial podéis ver a final de página supone el nuevo documental de la realizadora Penny Lane tras documentales tan reseñables como Our Nixon,  Nuts! y The Pain of Others. Hail Satan? una exploración de tono subversivo sobre el establecimiento de una peculiar religión tiene previsto su estreno en cines de Estados Unidos para el próximo 19 de abril.
Hail Satan? reflexiona sobre qué tipo de expresión religiosa debería estar permitida en una nación secular? Aunque nació hace apenas unos seis años, el denominado «Culto al Templo Satánico» de la mano de su enigmático líder Lucien Greaves ha crecido desde lo más hondo de la sociedad para convertirse en uno de los movimientos religiosos más controvertidos de la historia norteamericana reciente. Este documental centra su mirada en el crecimiento del movimiento y en las consecuencias sociales que conlleva el hecho de separar el Estado de la Iglesia.

Documentales de Oscar en el Americana 2019

Nada más y nada menos que cuatro de los cinco documentales nominados a los Oscar de este año se podrán ver durante Americana, incluyendo el ganador. Si tenemos en cuenta que el quinto era una co-producción alemana no indie, se puede decir que hemos hecho pleno en cuanto a documentales americanos nominados. No perdáis pues la ocasión de verlos, valorar y comparar, puesto que pocas veces tendréis tan al alcance esta posibilidad. Repasamos estas cuatro formidables películas.

Ganadora recientemente del BAFTA al mejor film documental y triunfador de los Oscar, Free Solo es toda una experiencia que merecería la pena disfrutar como se tienen que disfrutar las experiencias fílmicas: dentro de una sala de cine y en pantalla grande. Los documentalistas Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi acompañan al joven Alex Honnold en el reto más extremo y excitante de su carrera deportiva: escalar, sin la ayuda de cuerdas ni arneses, los 900 metros del prominente acantilado de granito “El Capitán”, situado en el parque de Yosemite. Acercándonos a la emoción y al riesgo del hito pero también a los motivos y la forma de ver la vida del protagonista, a los miedos y dramas de aquellos que lo rodean y lo aman, Free Solo nos tendrá aferrados a la butaca gracias a la emoción, la tensión, la proeza, la belleza de unas imágenes absolutamente impactantes, la forma de rodar, de montar, la excepcional música. No os la perdáis.

Minding the Gap es otra preciosa película que no os dejará nada indiferentes. Bing Liu es un joven skater que se graba junto con sus amigos haciendo proezas encima de su monopatín. Hasta aquí nada de especial. Pero resulta que Bing rueda durante mucho de tiempo. Y va acumulando material. Y empieza a pasar de la adolescencia a la edad adulta. Y se da cuenta de la dificultad que esto comporta. Y de otra cosa. Su grupo de amigos tiene puntos en común: todos ellos han renegado de una forma más o menos radical de sus familias debido a diferentes comportamientos violentos que no conseguían entender. Así que Bing, a través del material rodado, el que seguirá rodando y una serie de entrevistas buscará las causas de sus infelicidades y las posibles soluciones. Pero esto no es una película de Hollywood. Y las soluciones no siempre son fáciles de encontrar. Y mirarse al espejo a veces hace daño. Pero el propósito será un tipo de terapia de grupo que hará aflorar situaciones y sentimientos que no podrán dejar de emocionarnos. Minding the Gap, una auténtica joya.

Y seguimos con Hale County This Morning, This Evening, el primer film del director afroamericano Ramo Ross, una historia sin hilo narrativo que tan solo pretende mostrar las cotidianidades de unas personas y del paisaje donde viven. Todo empieza en Alabama, donde el director hace de entrenador de baloncesto y decide rodar, sin más, imágenes de su día a día. Lo que ve, lo que percibe, aquello que le parece bonito. El resultado final del film es una secuencia de experiencias humanas, de momentos personales, pero también de colores, puestas de sol, gotas de lluvia y sudor. Una experiencia sensorial, una exhibición de lirismo y belleza y del fluir de la vida. Asesorado por uno de los grandes maestros de la poesía visual, de la seducción a través de las imágenes sugeridas, el director tailandés Apichatpong Weerasethakul, el film resultará una inusual experiencia fílmica, que sorprendentemente (o no) está consiguiendo un reconocimiento crítico excepcional.

Cierra este póquer de nominadas RBG, que además, será una sesión gratuita de Movistar+. Este documental explora la vida de Ruth Bader Ginsburg, una mujer que consiguió, desde dentro del sistema, hacer aplicar la ley en favor de la igualdad de género y que ha tenido una carrera como jueza que la ha llevado a formar parte durante muchos años del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Luchadora, perfeccionista, de carácter inalterable, querida y odiada a partes iguales, de figura absolutamente controvertida, este documental con multitud de premios intenta explicarnos los pasos personales y profesionales que han llevado a Ruth a la élite del sistema judicial, así como acercarnos a su parte más humana. Las directoras Julie Cohen y Betsy West recogen material de archivo y testigos para explicarnos desde los inicios la historia de una mujer de vida difícil pero carácter tan fuerte como hermético, que ha marcado la vida judicial de los Estados Unidos durante los últimos 50 años. Superando la muerte de la madre justo antes de graduarse, la de un marido que ha sido su más fiel aliado e incluso tres cánceres, la película se acerca, finalmente lúdica, a la persona actual y nos muestra como se divierte con el inesperado protagonismo que ha recibido en los últimos años al convertirse en un icono pop.

Y para acabar, a pesar de no estar entre las cinco nominadas, sí que tenemos la última película de Frederick Wiseman, el prestigioso director octogenario ganador en 2016 del Oscar honorífico y uno de los habituales de Americana. En esta ocasión nos presenta Monrovia, Indiana y nos habla de este pequeño pueblo donde más de un 97% de su población es de raza blanca. Situado en la América profunda, las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos demostraron que más del 65% de sus habitantes estaban a favor de Donald Trump. Frederick Wiseman viaja con su cámara, como siempre observadora, a Monrovia para mostrarnos su realidad y sus rutinas y descubrimos un lugar conservador, proteccionista, católico y completamente aislado de los movimientos sociales y culturales del resto del país. Wiseman nos muestra escenas cotidianas de una comunidad completamente blanca, machista y obesa pero que al final, con sus votos, es clave para definir la política de su país y por tanto, la política mundial.

La fábula dual, tráiler de la segunda temporada de «The OA»

Fue una de las indiscutibles sorpresas del 2016 en referencia a series, tanto que en un corto espacio de tiempo ha devenido casi como de culto, The OA de alguna manera fue la puesta de largo del dúo formado por Zal Batmanglij y Brit Marling, sus anteriores incursiones en la gran pantalla Sound of My Voice y The East ya vaticinaban un universo creativo tan peculiar como interesante, ahoca acaba de ver la luz el esperado tráiler, que podéis ver a final de página junto a su póster oficial, de la segunda temporada de The OA, serie que se estrenará a través de Netflix el próximo 22 de marzo.

Recordemos que The OA nos presentaba a Prairie Johnson, una chica ciega desaparecida siete años atrás que regresa a su pueblo convertida ya en toda una mujer y habiendo recuperado de forma milagrosa la vista. Un milagro para unos, un bicho raro para otros. Unos pocos entienden de dónde viene: del umbral de un mundo nunca visto… en esta nueva temporada veremos como la misma protagonista asume el rol de una rusa heredera que una vez más será secuestrada por Hap. En esta nueva entrega  centrada en gran parte en una realidad alternativa contará con la incorporación de Karim Washington, un detective privado a cargo de la investigación por desaparición de una joven adolescente llamada Michelle Vu. Su camino se cruzará con el de Prairie mientras intentan descubrir el misterio sobre el paradero de la chica y el de una casa en Nob Hill, conectada con la desaparición de otras muchas adolescentes. Mientras tanto, volviendo a la primera dimensión, BBA, Angie y los chicos inician un viaje para intentar comprender la verdad sobre la historia de Prairie y los increíbles hechos que les relató.

The OA Parte 2 contará de nuevo con Brit Marling en el papel protagonista,  junto a ella vuelven a repetir Jason Isaacs, Phyllis Smith, Emory Cohen, Patrick Gibson, Brendan Meyer, Ian Alexander, Brandon Perea y Sharon van Etten a los que se unen en esta nueva temporada Kingsley Ben-Adir y Chlöe Levine, Irene Jacob, Paz Vega y Riz Ahmen.

Programación del Thinking Football Film Festival 2019

Thinking Football Film Festival es un festival de cine sobre la vida y el fútbol que organiza la Fundación Athletic Club con la colaboración de la Sala BBK y el patrocinio principal de Euskaltel. Durante esta séptima edición se proyectarán nueve largometrajes procedentes de países tan diversos como EEUU, Irán, Reino Unido, China, Suecia y Rumanía.

En la apertura del festival se entregará el Premio del Público de la edición de 2018 al director Stewart Sugg por “Kenny”, que cuenta la vida de la leyenda del Liverpool Kenny Dalglish. No se trata de un biopic al uso centrado en la espectacular carrera del genial delantero escocés, sino que aborda la figura de Dalglish sobre todo en relación a la tragedia de Hillsborough, acaecida el 15 de abril de 1989 y en la que fallecieron 96 personas.

El festival se abrirá con “Nossa Chape”, una película de los prestigiosos hermanos Zimbalist (directores, entre otros, del documental “Los dos Escobar” y el biopic de “Pelé”) sobre la tragedia del Chapecoense, y se cerrará con “Kaiser”, el documental que recoge la vida de un impostor que formó parte de varios equipos punteros de Brasil, como Botafogo, Flamengo, Fluminense o Vasco de Gama… ¡sin ser futbolista!

En la programación de este 2019, por otro lado, tendrá una gran importancia el fútbol femenino y la lucha de las mujeres por la igualdad social. Será con tres películas. La primera es la cinta de ficción iraní “Cold Sweat”, que narra la imposibilidad de salir del país a jugar con su selección de una futbolista, por el mero hecho de no tener el permiso de su marido para hacerlo. La segunda es “Freedom Fields”, que cuenta la lucha de las mujeres en Libia por su derecho a jugar al fútbol. Y la tercera, “Football for better or for worse”, cuenta la realidad de uno de los equipos punteros de Europa, el FC Rosengård y su batalla por sobrevivir en un mundo en el que las desigualdades entre hombres y mujeres son tremendas en lo que respecta a los ingresos de clubes.

Otro tema que se pondrá este año sobre la mesa de Thinking Football es el de la homofobia en el fútbol, con la película suiza de ficción “Mario”, que versa sobre la historia de amor entre dos jugadores de un club de la primera división y sus dudas entre reconocer públicamente su relación o mantenerla oculta.

La asistencia a todas las sesiones es libre hasta completar aforo y cada espectador y espectadora tendrá la oportunidad de elegir su película favorita mediante votación a la salida de la sala, otorgándose al film que más votos logre al finalizar el certamen, el así llamado Premio del Público del Thinking Football Film Festival.

Thinking Football Film Festival está organizado por la Fundación Athletic Club y la Sala BBK, con el patrocinio principal de Euskaltel, el patrocinio del Hotel Meliá y BCD Travel y la colaboración de Comunitac, Metro Bilbao, las revistas Cinemanía, Panenka y Líbero y los festivales de cine y fútbol 11mm (Berlín), CineFoot (Brasil) y OffSide Fest (Barcelona). La Fundación quiere agradecer a todos ellos su inestimable ayuda.

Películas

Nossa Chape

Director/a: Jeff and Michael Zimbalist, 2018, País: Brasil, Duración: 101 minutos, Fecha proyección: 18-03-2018 – 19:00h

Dirigido por los hermanos Zimbalist este documental rastrea la reconstrucción del club de fútbol Chapecoense, en Brasil, después de que el 28 de noviembre de 2016 un accidente aéreo acabara con la vida de la mayor parte de los jugadores y personal del club, dejando a tan sólo tres supervivientes. A través del acceso exclusivo a las familias de los fallecidos, al nuevo equipo, a los tres jugadores que se recuperan de sus heridas y a miembros de la directiva del club, el documental investiga los numerosos desafíos de la comunidad después de la tragedia. La ciudad se encuentra dividida por el deseo de respetar la memoria de los fallecidos y al mismo tiempo de que el club siga adelante. “Nossa Chape” explora como afloran las tensiones entre los jugadores cuando los primeros resultados no son los esperados, como aquellos que no subieron al avión lidian con su sentimiento de culpa, como cada miembro de la comunidad tiene su propia manera de afrontar la tragedia, y nos plantea en qué momento el deseo de seguir adelante cruza la línea, y se convierte en una falta de respeto a los valores del club y el legado de los fallecidos.

http://www.thinkingfootballfilmfestival.com/peliculas/nossa-chape/

 

Cold Sweat

Director/a: Soheil Beiraghi. 2018, País: Irán, Duración: 88 minutos, Fecha proyección  19-03-2019 – 19:00h

Basada en hechos reales,” Cold Sweat” nos muestra la lucha contra el sistema legal iraní de Afrooz. Ella es la capitana del equipo nacional femenino de fútbol sala de Irán. Tras 11 años de esfuerzo y duro trabajo logra su sueño: el equipo se ha clasificado para jugar la final de los Juegos de Asia. Deben viajar a Kuala Lumpur para disputar el partido, pero en el aeropuerto, Afrooz es retenida. La ley iraní establece que ninguna mujer puede salir del país sin permiso de su marido, y el marido de Afrooz ha utilizado su derecho legal para impedir que deje el país. Así comienza su larga y dolorosa lucha por intentar viajar a Malasia a tiempo para jugar la final. Su marido, un famoso presentador de televisión del que se ha separado un año antes, parece empeñado en impedírselo. Es difícil saber si lo hace para vengarse de ella por su ruptura, o simplemente porque no puede soportar que Afrooz sea una mujer emancipada que persigue su pasión y tiene éxito en su carrera como futbolista, un deporte competitivo y principalmente reservado a los hombres. Mientras tanto, Afrooz se enfrenta a la realidad de que todo su éxito y poder en la cancha se convierte en impotencia e indefensión ante unas leyes que no tratan de igual manera a hombres y mujeres.

http://www.thinkingfootballfilmfestival.com/peliculas/araghe-sard/

 

Freedom Fields

Director/a: Naziha Arebi, 2018, País: Reino Unido / Libia / Países Bajos / EE.UU. / Líbano / Qatar / Canada, Duración: 97 minutos, Fecha proyección: 19-03-2019 – 20:00h

Filmado durante cinco años, este documental sigue la historia de tres mujeres y su equipo de fútbol en Libia tras la revolución, a medida que el país se interna en una guerra civil y las utópicas esperanzas de la Primavera Árabe comienzan a desvanecerse. Son amigas, provienen de diferentes contextos políticos y sociales, y viven en un ambiente de guerra, restricciones sociales y corrupción. A través de la mirada de estas activistas accidentales, se nos presenta un país en transición, dónde las historias personales de amor y las aspiraciones chocan con la historia. Se trata de un film sobre la esperanza, la lucha y el sacrificio en una tierra donde los sueños parecen un lujo. Una carta de amor a la hermandad entre mujeres y el poder del espíritu de equipo. Un tributo a una joven generación de mujeres que trata de construir el futuro que desean, incluso si para lograrlo deben cortar con sus propias manos la hierba de lo que será su campo de entrenamiento.

http://www.thinkingfootballfilmfestival.com/peliculas/freedom-fields/

 

End of Summer

Director/a: Quan Zhou, 2017, País: China, Duración: 102 minutos, Fecha proyección: 20-03-2019 – 18:00h

La historia gira en torno a tres generaciones de hombres chinos: un niño solitario, su padre que está demasiado ocupado con su trabajo para prestarle mucha atención, y un vecino anciano que echa de menos a su propio nieto. El niño y el vecino se unen en su obsesión por el fútbol, viendo los partidos del Mundial de 1998 en secreto, ya que el padre del niño quiere que se centre en sus estudios. El vecino se resiste ferozmente a los intentos de derribar el patio tradicional en el que todos viven, para construir un nuevo bloque de viviendas y se vuelca en la misión de preparar al niño para las pruebas del equipo de fútbol de su escuela. Tras un descubrimiento inesperado el niño decide huir con su anciano vecino con la esperanza de permanecer junto a su mejor amigo y aliado. La película nos muestra un verano de aventura, descubrimiento y dolor para tres hombres de tres generaciones diferentes. Asistimos al proceso de cómo afrontan su propia confusión, soledad, y ansias de ser comprendidos en un momento muy especial de la historia de China, cuando el país inicia un viaje de transformación en su estructura social, económica y política. En palabras del director nos permite “tomar consciencia de que el proceso de madurar no es algo que les sucede solamente a los niños o adolescentes, que los hombres de cualquier edad se merecen la oportunidad de crecer y apreciar la complejidad e incertidumbre de la vida.”

http://www.thinkingfootballfilmfestival.com/peliculas/xi-xiao-he-de-xia-tian/

 

Balón FC

Director/a: Raúl San Román Otegi, 2017, País: España, Duración: 6 minutos, Fecha proyección: 20-02-2019 – 20:00h

Un grupo de niños y niñas de diferentes países centroamericanos a los que les unen dos cosas, su trabajo en la calle y su pasión por el fútbol, deciden crear un equipo de fútbol, poniéndole como nombre lo que más les gusta y les une, el Balón FC. Han llegado a la final y afrontan la jugada más decisiva de sus vidas. Se encuentran en el tiempo de descuento…

http://www.thinkingfootballfilmfestival.com/peliculas/balon-fc/

 

Football for Better or for Worse

Director/a: Inger Molin, 2017, País: Suecia / Alemania / Reino Unido, Duración: 72 minutos, Fecha proyección: 20-03-2019 – 20:00h

Documental sobre el FC Rosengård, uno de los mejores equipos de fútbol femenino del mundo. El film sigue al equipo, dentro y fuera del campo, en su vida cotidiana y en su lucha por sobrevivir a una situación económica difícil. Nos presenta la nueva vida de Therese, la nueva directora deportiva del club, exjugadora del equipo e icono del fútbol femenino sueco. Vemos cómo afronta convertirse en la jefa de sus antiguas compañeras y como maneja las diferentes tareas de su nuevo cargo. También asistimos a la frustración del director general del club ante la forma desigual en la que la UEFA divide las dotaciones económicas entre el fútbol masculino y femenino. Y a la preocupación de Marta, votada como la mejor mujer futbolista del mundo durante 5 años seguidos, pero con un futuro económico incierto cuando termine su carrera deportiva. El documental explora la lucha inherente al fútbol femenino, como su condiciones tienen mucho que ver con las estructuras de nuestra sociedad, tal vez al fin y al cabo, todo se reduce a una cuestión de género.

http://www.thinkingfootballfilmfestival.com/peliculas/football-for-better-or-for-worse/

 

Infinite Football

Director/a: Corneliu Porumboiu, 2018, País: Rumania, Duración: 70 minutos, Fecha proyección: 21-03-2019 – 18:00h

El director Corneliu Porumboiu nos lleva de viaje a su pueblo natal en Rumania, para conocer a Laurentiu Ginghina. Para él, el fútbol debe ser modificado, simplificado, liberado de restricciones. La primera vez que se percató de que las reglas estaban equivocadas, era aún joven y se encontraba jugando al fútbol durante las vacaciones de verano, un rival le atacó y terminó con el peroné fracturado. Ahora es un burócrata que habla de su nueva versión del juego a su amigo Porumboiu. Sus ideas para revolucionar el fútbol “liberando el balón” no parecen ser una solución aplicable en la realidad. Sin embargo, tal vez reflejan ese lugar dentro de cada uno de nosotros, donde por tediosa que sea nuestra vida y sin importar cuantos sueños rotos arrastremos, no hay lesiones ni trabas físicas, no tenemos límites, somos infinitos.

http://www.thinkingfootballfilmfestival.com/peliculas/fotbal-infinit/

 

Mario

Director/a: Marcel Gisler, 2018, País: Suiza, Duración: 124 minutos, Fecha proyección: 21-03-2019 – 20:00h

Mario es un delantero que lucha por llegar al primer equipo del club, pero aparece Leon, otro delantero que rivalizará con él por el puesto. Sin embargo, inesperadamente, se enamoran, y su historia de amor amenaza con destruir su soñado futuro profesional. Cuando aparecen los primeros rumores, Mario ve su carrera en peligro, pero no quiere perder a Leon por nada del mundo. ¿Debería salir del armario y arriesgar su carrera? ¿o agachar la cabeza y seguir adelante negando quien es y a quien ama? La historia de amor entre Mario y Leon expone claramente las razones que podría tener un futbolista profesional para no declarar su condición sexual abiertamente. La directiva del club, los patrocinadores, los propios compañeros de vestuario e incluso los fans suponen factores de presión que no facilitan el tomar esa decisión.

http://www.thinkingfootballfilmfestival.com/peliculas/mario/

Men in the Arena

Director/a: J.R. Biersmith, 2017, País: EE.UU. / Djibouti / Kenia / Somalia, Duración: 85 minutos, Fecha proyección: 22-03-2019 – 18:00h

La historia inolvidable de dos amigos de la Selección Nacional de Fútbol de Somalia que persiguen sus sueños contra toda probabilidad. Para el mundo evocan imágenes de terror, para sus compatriotas son deportistas transformadores, para sus familias son una tabla de salvación. Saadiq y Sa’ad, comparten un sueño de inspirar a sus compatriotas a través de su deporte, el fútbol. Se trata de una historia de supervivencia, de derechos humanos y a la vez un raro viaje deportivo. La historia de Somalia capturada a través de la mirada de estos dos amigos y a lo largo de su viaje. Lo que les sucede es poco menos que milagroso…

http://www.thinkingfootballfilmfestival.com/peliculas/men-in-the-arena/

Kaiser

Director/a: Louis Myles, 2018, País: Reino Unido / Brasil, Duración: 97 minutos, Fecha proyección: 22-03-2019 – 20:00h

Carlos «Kaiser» Henrique Raposo era un futbolista profesional. Tiene a sus espaldas una carrera de 26 años en el fútbol de primera. Pero en realidad nunca jugó un partido. Con la ayuda de sus amigos periodistas, convenció a todos de sus habilidades como futbolista y fue de club en club sin jugar ni un solo partido, evitando el fútbol, pero viviendo de fiesta en fiesta. Engaño a clubes y mafiosos para vivir la vida de una estrella del fútbol si dar una sola patada a un balón. Grandes jugadores como Zico o Bebeto cuentan las anécdotas protagonizadas por el Kaiser en este documental que atrapa al espectador, incluso si no tienen ningún tipo de interés en el fútbol.

http://www.thinkingfootballfilmfestival.com/peliculas/kaiser/

 

La ultima cacería, tráiler de «The Highwaymen»

La plataforma Netflix sigue presentando avances de los que serán sus proyectos más esperados de este 2019 recién empezado, The Highwaymen (Emboscada final en español) es indudablemente uno de ellos, la película de claro índole crepuscular cuyo primer tráiler y póster oficial acaban de ver la luz y podéis ver a final de página cuenta tras las cámaras con John Lee Hancock, responsables de títulos como The Blind Side y The Founder y autor de los libretos de A Perfect World y Midnight in the Garden of Good and Evil entre otros.

The Highwaymen que se estrenará a través de Netlix el próximo 29 de marzo nos sitúa en el año 1934, en el vemos como dos veteranos Rangers de Texas ya retirados hace un tiempo vuelven a la carretera para intentar atrapar a los infames atracadores de bancos Bonnie y Clyde, la pareja de criminales responsable de los asesinatos de varios policías y civiles entre los años 1931 y 1936.

La película con guion del propio John Lee Hancock junto a John Fusco y música compuesta por Thomas Newman está protagonizada por Kevin Costner, Woody Harrelson, Kathy Bates, Kim Dickens, Jane McNeill, Mike Young, Johnny McPhail, Dean Denton, Karson Kern, Arvin Combs, Thomas Mann, W. Earl Brown, Jason Davis, Dean J. West, Billy Slaughter, Jesse C. Boyd, Brian F. Durkin, Jeff Pope, David Furr, David Born, David Dwyer, Mitch Eakins, Luke Loveless y John Carroll Lynch.

Primer tráiler para la nueva revisitación de «The Twilight Zone» por parte de Jordan Peele

Después de mucho tiempo en la que parecía que la nueva versión de la icónica (posiblemente la mejor) serie de televisión de 156 episodios creada por Rod Serling entre los años 1959 y 1964 The Twilight Zone iba a ser una adaptación cinematográfica esta vuelve definitivamente a la que es su ámbito natural, el medio televisivo. Tras el breve teaser visto en la pasada edición de la Super Bowl acaba de ver la luz vía Twitter CBS All Access el primer tráiler que podéis ver a final de página junto a su póster oficial. La mítica serie que ya contó con dos actualizaciones televisivas en 1985 y 2002 además de su versión cinematográfica del año 1983 contará como productor y showrunner con uno de los realizadores de moda dentro del fantástico actual como es Jordan Peele, director que este próximo mes de marzo estrenará en cines su nueva película Us, film que curiosamente y según palabras del propio Peele está muy influenciado por uno de los episodios de la serie titulado Mirror Image.

Visto el tráiler de esta nueva The Twilight Zone podemos apreciar en sus primeras imágenes claras referencias a episodios tan representativos como por ejemplo Nick of Time o Nightmare at 20,000 Feet, la serie cuyos dos primeros episodios estarán disponibles en la cadena CBS el próximo 1 de abril se irán emitiendo regularmente cada jueves a partir del 11 del mismo mes.

La serie que tendrá una primera temporada compuesta por diez episodios estará protagonizada entre otros por Taissa Farmiga, John Cho, Greg Kinnear, Sanaa Lathan, Kumail Nanjiani, Adam Scott, Allison Tolman, Jacob Tremblay, Jessica Williams, DeWanda Wise, Rhea Seehorn, Lucinda Dryzek, Jefferson White, Jonathan Whitesell, Luke Kirby, Ike Barinholtz, Percy Hynes White, Steven Yeun, Adam Beauchesne, Rob Carpenter, Josh Collins, Graeme Duffy, Lane Edwards, Glenn Fleshler, Toby Hargrave, Damson Idris, Tarun Keram, Stephanie Lavigne, Nicholas Lea, Robert Leaf, Trevor Lerner, Keith MacKechnie, Alexander Mandra, Michael Meneer, Terry mullett, Jocelyn Panton, Seigfred Perolino, Paul Piaskowski, David Quinlan, James Ralph, Michael Patrick Denis, Vladimir Ruzich, Steph Song, Erica Tremblay, Elizabeth McCarthy Meek, Shanae Tomasevich y Melanie Rose Wilson.

Nicholas Ray y la política de la vida emocional

El director americano Nicholas Ray tuvo una vida muy poco convencional.” Así empieza Nicholas Ray y la política de la vida emocional de Robert B. Pippin. El hegelianismo de Pippin resulta, sin duda, tan controvertido en sus estudios estrictamente filosóficos como lo es en su aplicación a lo que podríamos llamar su filosofía cinemática. El autor distingue dos vertientes en la reflexión estética contemporánea. Según la primera, que habría tenido su origen en Hegel, el arte sería su propio tiempo comprendido en la experiencia estética. De acuerdo con la segunda, en la que se incluye el mismo Pippin, las películas, como obras de arte, serían dimensiones ontológicamente reveladoras de la presencia del ser o del mundo, de su ocultación o de su vínculo con el espectador. ¿Qué explicaría, entonces, lo que Pippin llama la “absorción cinemática”, la reacción o la experiencia inmediatas a un acontecimiento que ha sido fotografiado? Esa absorción tiene que ver con la imposibilidad de disociar en una obra de arte la atención a la forma de la atención al contenido. La imposibilidad de disociar la atención no afecta solo a la estética de la recepción; exige, sobre todo, la suposición de lo que Pippin ha llamado, para el mundo del cine, “la inteligencia detrás de la cámara”. Esa exigencia, y esa inteligencia, serían responsables de la altura a la que el cine puede llegar en el campo de lo mejor que el ser humano haya pensado. La inteligencia de Nicholas Ray lo llevó a poner en duda no solo las convenciones sociales, que dotarían de contenido a sus películas, sino también las propias convenciones cinematográficas —del western al melodrama— que debían representarlas. Ese cuestionamiento es afín a la intuición de Pippin de que el principio ilustrado de autonomía y la práctica de la libertad constituyen un ideal de civilización que apenas ha empezado a desarrollarse en la historia y que merece la pena defender. Las películas de Nicholas Ray caracterizan, como la propia filosofía cinemática de Pippin, un proyecto de modernidad inacabada.
Había teatro (Griffith), poesía (Murnau), pintura (Rossellini), baile (Eisenstein), música (Renoir). De ahora en adelante hay cine y el cine es Nicholas Ray” (Jean-Luc Godard).
El autor
Robert B. Pippin, titular de la cátedra Evelyn Stefansson Nef Distinguished Service de Pensamiento Social y Filosofía en la Universidad de Chicago. Ha ganado el Mellon Distinguished Achievement Award en el campo de las Humanidades y es miembro de la American Academy of Arts and Sciences, de la American Philosophy Society y de la German National Academy of Sciences Leopoldina. Sus trabajos versan principalmente sobre la tradición del Idealismo alemán, especialmente Kant y Hegel, la teoría de la modernidad y la filosofía política, además de ensayos sobre la pintura o la literatura. Su acercamiento al cine, que se basa en las reflexiones filosóficas de Hegel sobre el significado de las artes y se apoya en la obra pionera de Stanley Cavell, ha dado lugar a tres libros: Hollywood Westerns and American Myth. The Importance of John Ford and Howard Hawks for Political Philosophy (2010), Fatalism in American Film Noir. Some Cinematic Philosophy (2012) y The Philosophical Hitchcock: Vertigo and the Anxieties of Unknowledge (Hitchcock filósofo. Vértigo y las ansiedades del desconocimiento, 2018). Nicholas Ray y la política de la vida emocional se publica antes en español que en inglés y señala una evolución en su filosofía cinemática.
Autor; Robert B. Pippin, Editorial: Shangrila Colección Trayectos libros, Páginas: 96

Tráiler de «Her Smell», lo nuevo de Alex Ross Perry

Aprovechando su próximo paso por el Americana 2019 nos detenemos brevemente en el último trabajo tras las cámaras del siempre interesante realizador estadounidense Alex Ross Perry titulado Her Smell. La película que tuvo su premier mundial en el pasado Festival de Toronto y cuyo tráiler subtitulado al castellano y póster oficial podéis ver a final de página vuelve a reunir a Alex Ross Perry y a la actriz Elisabeth Moss tras su colaboracion en la notable Queen of Earth en un film que al igual que esta última no ofrece el retrato y reverso oscuro de un personaje. Her Smell aún sin fecha en España tiene previsto estrenarse en cines de Estados Unidos el próximo 12 de abril.
Her Smell nos cuenta como Becky (Elisabeth Moss) es la cantante de un grupo punk femenino de éxitos en los años 90. Mientras lidia con diferentes adicciones y demonios interiores, la artista intenta recuperar la inspiración que consagró su banda. El resto de integrantes y personas que la rodean serán testimonios de su descenso y vuelta de los infiernos.
La película con guion como viene siendo habitual del propio Alex Ross Perry está protagonizada por Elisabeth Moss, Amber Heard, Cara Delevingne, Dan Stevens, Dylan Gelula, Virginia Madsen, Eric Stoltz, Agyness Deyn, Eka Darville, Gayle Rankin, Lindsay Burdge, Keith Poulson, Craig Butta y Yusef Bulos.

El cine de los hermanos Zellner retrospectiva del Americana 2019

Todos sabemos de famosos hermanos que se han dedicado al mundo del cine. Empezar a citarlos sería absurdo. Pero quizás muchos todavía no conozcáis a los hermanos Zellner. Y es que David y Nathan todavía son dos desconocidos para el gran público, fuera de los Estados Unidos. Y eso que llevan haciendo cine desde que debutaron en 1997 con Plastic Utopía. Desde entonces han rodado juntos cinco largos más y un puñado de cortos premiados en los festivales más prestigiosos del mundo. Repartiéndose tareas de dirección, guion, producción, edición, fotografía e incluso actuación, queda claro que los hermanos Zellner son de los pocos directores actuales que controlan sus trabajos hasta el final. Cine de autor de verdad porque además, tienen unas constantes de estilo muy marcadas: humor absurdo, referentes cinéfilos que reinventan, vida cotidiana enrarecida, personajes solitarios, el estado de Texas y la extraña presencia de varios animales como protagonistas. Podríamos decir que los Zellner son la última joya oculta del cine indie americano. Y para ayudaros a descubrirlos, el Festival Americana junto con la Filmoteca de Catalunya os presentamos una retrospectiva de estos dos directores que comprende cinco de sus películas y sus cortometrajes. Entre los días 6 y el 31 de marzo, la Filmoteca de Catalunya proyectará dos sesiones de cada uno de sus largos, excepto de Damsel que tendrá solo una proyección que se sumará a la del Festival Americana y también una proyección que nos mostrará doce de sus premiados cortos.

De entre los largometrajes podremos ver Frontier, su segundo trabajo, una locura con un sentido del humor absurdo sobre dos débiles exploradores que intentan colonizar un nuevo mundo, la nación de “Bulbovia”, un lugar donde su racionalidad será absurda ante el salvajismo y las extrañas costumbres de los habitantes de allá, gente que come escarabajos, cambia de esposas o abusa de los árboles. Un delirio que ya estuvo en SXSW en 2001.

Con la inclasificable Goliath, la segunda película de los Zellner programada en la retrospectiva, los dos directores empiezan a hacerse un hueco dentro del indie y por primera vez son seleccionados por el Festival de Sundance. Un gato perdido (los animales son una constante en sus primeros trabajos) es la obsesión de nuestro protagonista (el mismo David Zellner, acompañado en el reparto de su hermano Nathan y el amigo Andrew Bujalski), un hombre recientemente divorciado, mediocre, con un trabajo cualquiera por el que no tiene interés. El animal, lo único que queda de su matrimonio, se vuelve una obsesión patética en esta comedia punzante, hilarante, desesperada, a veces cerca del drama demoledor. Tan oscura como a la vez divertida, Goliath es un buen ejemplo de la forma de hacer cine de los Zellner: en la frontera de todo, en terreno de nadie.

Kid-Thing es el tercer trabajo seleccionado, una especie de cuento de hadas divertido, delirante y amargo, donde  Annie, una niña de diez años que vive (como no) en Austin con un padre que no está demasiado por ella, se dedica a vagar por el bosque y a romper cosas. Un día escucha una voz femenina saliendo de un pozo. Annie, a partir de entonces, día tras día, volverá al pozo llevando alimentos para socorrer a la mujer, pero también un puñado de preguntas y dudas existenciales. Entre la fantasía y el hiperrealismo, los hermanos Zellner, cerca de los (también hermanos) Dardenne o de Kelly Reichardt, componen un original estudio sobre los perdedores y quizás también sobre la locura. La película estuvo en los festivales de Sundance y SXSW en 2012.

Kumiko, the Treasure Hunter, la cuarta por película de la retrospectiva, la conoceréis los que nos seguís desde el principio porque estuvo en la segunda edición de Americana, en el 2015. En medio del ruido de una ciudad de 35 millones de personas, la Kumiko se siente desesperadamente sola. Torturada por su soledad vive su día a día llena de resentimiento hacia un trabajo inútil, un jefe que la degrada y hacia una madre que no para de darle la lata porque todavía está soltera. Pero su estado de ánimo cambia cuando ve una escena en una película americana, donde un hombre entierra una maleta llena de dinero en un remoto lugar invernal de los Estados Unidos. Con poco más que un mapa hecho a mano,  Kumiko se embarca en un viaje épico e insólito hacia la helada Minnesota para reencontrar su fortuna. Presente en Sundance, SXSW, Austin o Toronto, recibió las nominaciones a mejor director y actriz en los Independiente Spirit Awards de aquel año.

Y finalmente, completa la retrospectiva su último largo, que presentamos en esta edición de Americana: Damsel. Samuel Alabaster (Robert Pattinson) llega a un pueblo del oeste de los de siempre, lleno de polvo y de gente de dudosa fiabilidad. Pretende empezar un viaje para encontrar a su prometida, Penélope (Mia Wasikowska), secuestrada por unos delincuentes. Y una vez la salve quiere pedirle para casarse. Pero las cosas no serán tal y como él esperaba y los roles de héroe y chica a salvar serán cada vez más difusos. Damsel toma todo aquello que necesita del western clásico para reinterpretarlo y llevarlo hasta la más absoluta modernidad. Le añade un poquito del humor y los diálogos de Tarantino, un deambular próximo a Dead Man y mucho del cine imprevisible de ellos mismos, de los hermanos Zellner. Todo ello forma un cóctel explosivo y delirante, un western diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora.

Oscuro aprendizaje, tráiler de «The Souvenir»

Más que interesante resulta la trayectoria tras las cámaras de la realizadora de origen británico Joanna Hogg responsable de trabajos tan estimulantes como Archipelago o Exhibition, su última película titulada The Souvenir, cuyo primer tráiler y póster oficial podéis ver a final de página, ha sido una de las sensaciones del pasado Festival de Sundance, certamen en donde se alzó con el Premio del Jurado a la Mejor película dentro de la sección World Cinema. The Souvenir también presente en el recientemente terminado Festival de Berlín parte de una premisa autobiográfica de la propia Joanna Hogg, directora que ha anunciado que en el próximo verano empezara a rodar una secuela del film.

The Souvenir nos cuenta como Julie una joven estudiante de cine decide celebrar una fiesta con sus compañeros en la que conoce a un tipo misterioso llamado Anthony. Días después de conocerse, Anthony invita a Julie a tomar té, ofreciéndole la posibilidad de que se aloje junto a él unos cuantos días. Así comienza la primera relación seria de la estudiante, en una espiral de obsesión que la lleva a robar el dinero de sus padres para poder cumplir todos los sueños y deseos de Anthony, cuyas oscuras intenciones no parecen asustar a Julie.

La película con guion de la propia Joanna Hogg está protagonizada por Tom Burke, Honor Swinton Byrne, Tilda Swinton, Ariane Labed, Richard Ayoade, Jack McMullen, Jaygann Ayeh, Frankie Wilson, Jake Phillips Head, Chyna Terrelonge-Vaughan, Fabrizio Matteini, Hannah Ashby Ward y Richard Tree.

Pulsiones de sexo y muerte: el 19º Festival de Cine se acerca al universo del binomio Hélène Cattet y Bruno Forzani

El Festival presenta una retrospectiva de los cineastas integrada por sus tres largometrajes y seis cortos, más otras cuatro películas elegidas por ambos a petición del certamen. Cattet y Forzani visitarán Las Palmas de Gran Canaria para presentar su trabajo al público.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 febrero de 2019.- La décimo novena edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebrará entre los próximos 22 y 31 de marzo, descubre el universo de los realizadores franceses afincados en Bruselas Hélène Cattet y Bruno Forzani.

Cattet y Forzani llegarán a la capital grancanaria acompañados de una filmografía que revela su pasión por el cine de género, y muy especialmente por el giallo, el thriller all’italiana y el cine fantástico y de terror italiano de los 60 y 70. De esa pasión emana un cine visceral, sensorial y estilizado, de imágenes muy elaboradas que buscan la comunión entre personaje y espectador, y que no oculta influencias tan llamativas y diversas como Dario Argento o el cine experimental de Maya Deren, según explicaron a Cine Transit después del gran descubrimiento que supuso la proyección de Amer (2009) en el Sitges de hace una década.

Lucio Fulci, Giulio Questi, Mario Bava, Umberto Lenzi, Sergio Martino, Massimo Dallamano, Luciano Ercoli, Fernando di Leo o Joe d’Amat se suman a la lista de los imprescindibles de Cattet y Forzani. Referencias que los cinéfilos no sólo podrán intuir en la obra de este tándem de cineastas, sino verificar directamente porque el ciclo añade a sus propias películas otros títulos elegidos por ambos a petición del Festival, como representación de sus predilecciones, obsesiones e influencias más decisivas.

Entre las elegidas se encuentran Rojo profundo, de Dario Argento (1975), Meshes of the Afternoon, de Maya Deren (1943), o La bouche de Jean-Pierre, de Lucille Hadzihalilovic (1996), la autora de Evolution, una de las mejores películas rodadas en Canarias en los últimos años.

El trabajo de los realizadores ha sido reconocido con premios en grandes citas cinematográficas relacionadas bien con el género, bien con el cine que premia el riesgo artístico como el danés CPH PIX, el portugués Fantasporto, el francés Gérardmer Film Festival, el Festival de Nuevos Cines de Montreal, el sueco Festival de Cine Fantástico o el de Nashville, así como los españoles Sitges, Molins de Rei o la Semana de Cine Fantástico de Málaga, además de haber sido reclamados en Locarno, en el Festival de Chicago o en otros tantos certámenes internacionales.

Filmografía:

Largometrajes

2009: Amer

2013: L’étrange couleur des larmes de ton corps / El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo

2017: Laissez bronzer les cadavres / Let the Corpses Tan

 

Cortometrajes

2001: Catharsis

2002: Chambre jaune

2003: La Fin de notre amour

2004: L’Étrange Portrait de la dame en jaune

2006: Santos Palace

2012: The ABCs of Death – segment O is for Orgasm

Finaliza el rodaje de «Ventajas de viajar en tren»

La semana pasada terminó en París el rodaje de Ventajas de viajar en tren tras pasar brevemente por Madrid y después de rodar en diferentes localizaciones de País Vasco y Navarra desde mediados de diciembre. El film supone el primer largometraje de Aritz Moreno como director, para quien «el rodaje ha sido una locura muy divertida, me imagino que como todos los rodajes, pero creo que en este caso especialmente. El guion es tan original que la propuesta visual tenía que estar a la altura y ha resultado un reto creativo constante, al estilo de ‘quién da más’. Ha sido un privilegio trabajar con este equipo técnico, son los mejores, y muchos de ellos también amigos. Además, ni en mis mejores sueños hubiese pensado contar con un reparto como este en mi primera película, bueno, ni en ninguna. Ha sido una experiencia increíble y estoy muy contento de haberles visto sorprenderse de muchas cosas de las que hacíamos en el set«.

Ventajas de viajar en tren que está basada en la novela de Antonio Orejudo nos cuenta como una joven editora Helga Pato es abordada con esta desconcertante pregunta durante un viaje en tren. Su compañero de asiento resulta ser Ángel Sanagustín, un psiquiatra experto en trastornos de personalidad. Durante el viaje, Ángel le cuenta a Helga la sórdida y delirante historia del peor caso clínico al que se ha enfrentado jamás: el de Martín Morales de Úbeda, un enfermo paranoico extremadamente peligroso y obsesionado, entre otras muchas cosas, con la basura como instrumento de control. Este encuentro fortuito marcará de manera irremediable el futuro de Helga Pato y el de todos los personajes involucrados en una trama impredecible que incluirá sorprendentes giros y revelaciones. Obsesión, perversión, sarcasmo, diversión, demencia y sofisticación, son algunas de las ventajas de viajar en tren.

La película que cuenta con la producción de Merry Colomer, Leire Apellanizy Juan Gordon, la dirección de fotografía de Javier Agirre, la dirección artística de Mikel Serrano, la música de Cristóbal Tapia de Veer, el montaje de Raúl López, el maquillaje deKarmele Soler, la peluquería de Olga Cruz y el vestuario de Virginie Alba y el guion adaptado de Javier Gullón está protagonizada por Luis Tosar, Pilar Castro, Ernesto Alterio, Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Macarena García, Javier Botet, Javier Godino, Gilbert Melki, Ramón Barea, Antonio de la Torre, Ingrid García Jonsson y Daniel Horvath. Ventajas de viajar en tren aún sin fecha de estreno llegará a los cines de la mano de FILMAX.

«Velvet Buzzsaw» review

En el despiadado mundo del comercio del arte de las artes plásticas, Josephina encuentra por accidente un auténtico tesoro: tras fallecer, un viejo artista clandestino deja tras de sí una maravillosa colección de cuadros con el deseo expreso de que éstos fuesen destruidos tras su muerte. Decidida a sacar buena renta de ellos, Josephina comienza a exponerlos ante los ojos de algunos de los pesos pesados de la industria que la rodean, incluyendo a su jefa Rhodora, al crítico de arte (y amante ocasional), y a algunos de los coleccionistas de arte más voraces del mercado, como Bryson y Gretchen. Aunque la obra del artista logra la admiración del público, también despierta algo imperceptible y siniestro que amenaza con castigar a aquellos que se han beneficiado de su trabajo.

Empieza a ser algo normal el comprobar como ese nuevo gigante del concepto audiovisual que es Netflix recluta autores de cierto renombre para sus nuevos proyectos, tanto jóvenes prometedores como directores plenamente consagrados, en este sentido el último y el que parece haber roto la baraja a tal respecto es Martin Scorsese con la esperada The Irishman, Dan Gilroy no deja de ser un caso algo curioso en tal sentido, su mayor bagaje viene en relación a su labor como guionista con trabajos tan dispares como aquella imposible psicodelia futurista titulada Freejack o la interesante The Fall de Tarsem Singh, en 2014 decidió dar el salto a la dirección con el eficiente ejercicio de estilo Nightcrawler, feroz y nada sutil critica al intrusismo de los medios de comunicación a la que le siguió la algo más académica Roman J. Israel, Esq., ahora de la mano de Netflix nos presenta Velvet Buzzsaw, comedia negra situada a medio camino entre la sátira y el terror, una nueva incursión expuesta a través del cinismo centrada en esta ocasión en el negocio del arte ubicado en la ciudad de Los Angeles.

Es bastante evidente que Velvet Buzzsaw no deja de ser un apéndice temático de su anterior Nightcrawler, en esta ocasión Dan Gilroy, autor poco ortodoxo donde los haya, expone su mirada a través de una sátira que subyaga las miserias de un determinado entorno, en este caso artístico, o más bien las lúgubres bambalinas que lo rodean, el problema viene dado en que Velvet Buzzsaw deviene como un producto del todo inconsistente y por lo tanto fallido en lo relativo a sus supuestos postulados. Un servidor tiene la ligera impresión de que Dan Gilroy no ha sabido equilibrar conceptos cinematográficos, podríamos definir la película como un alocado estudio sobre  la avaricia capitalista centrada en el mundo del arte, en él se aglutinan comportamientos  tan execrables como los vistos en su anterior Nightcrawler pues a fin de cuentas la totalidad de personajes que vemos desfilar en la historia resultan desagradables en todas sus formas posibles, conforme avanza el film este se transmuta en una especie de slasher de índole sobrenatural con cierta tendencia al gore más recalcitrante de la serie B aderezado con la subtrama detectivesca de rigor, una sátira moral punzante convertida en una suerte de venganza de ultratumba, evidentemente dicha amalgama genérica termina resultando ciertamente indigesta en lo concerniente a su ejecución, no ya en lo referente a sus formas sino más bien a su fondo pues a fin de cuentas pese a esa supuesta trasgresión en retratar mordazmente lo frívolo todo ello deviene como insuficiente y lo que es peor mostrado de forma irregular con ese sensación tan característica en este tipo de productos de situarse en tierra de nadie, posiblemente el film requería de un mayor arrogo visual y temático en referencia a la locura que circunvala todo ese concepto de burbuja casi irreal alejada de lo que entendemos como algo normal en lo social en el que parecen viven los protagonistas de la historia.

Al final Velvet Buzzsaw termina dando la impresión de ser una especie de aparatoso capricho de generoso presupuesto que intenta planear reflexiones de difícil desgrane dada su torpeza narrativa, ese escena final en donde vemos a John Malkovich en la playa podría servir de perfecto ejemplo, actor visto también en esa otra producción reciente de Netflix igualmente fallida como es Bird Box, todo un compendio temático de torpes manierismos del género fantástico de los vistos en los últimos quince años, en dicha escena se nos puede venir a explicar de qué puede servir el arte si nadie lo ve, es solo un apunte que evidentemente no está desarrollado convenientemente en la trama. Tampoco la serie de muertes que vamos presenciando resultan muy destacables, por poner un ejemplo a tal aspecto me remito a la modesta pero mucho más afortunada Theatre of Blood de Douglas Hickox (mucho mejor ejemplo que Final Destination, la película que parece haber sido elegida por la mayoría de críticos a la hora de equiparar referencias) , un film el interpretado por  Vincent Price que aunque de formas diametralmente opuestas tiene cierto asemejo a la tesis que intente retratar Velvet Buzzsaw, siendo plenamente consciente de cuál es su cometido, la grandilocuencia vodevilesca, aquí la supuesta venganza no era un McGuffin mal expuesto sino que tenía su razón de ser, y lo que es más importante optaba por el cometido de ser un film de puro entretenimiento jugando la baza de presentarnos a cada nuevo asesinato lo más imaginativo posible en lo referente a su resolución, el film de Dan Gilroy por el contrario termina resultando mucho más clasista de lo que supuestamente uno tiene la intuición de haber querido mostrar en un principio su autor, algo que a la larga y en la mayoría de los casos termina por diluir ese moraleja que devenía como el statu quo de su narrativa, a tal aspecto Velvet Buzzsaw, claro paradigma de la mezcla genérica mal proporcionada, no es ninguna excepción.

Valoración 0/5:2

La perdida y el apocalipsis, tráiler de «Starfish»

El subgénero post-apocalíptico está dando últimamente muestras de ser un campo abonado de propuestas de índole minimalistas en donde dicha acción no deja de ser una alegoría o metáfora sobre diversos tratados sociales y emocionales, la última muestra destacable en dicha temática podría ser por ejemplo la reciente I Think We’re Alone Now de Reed Morano, la opera prima de A.T. White titulada Starfish, cuyo tráiler y póster oficial podéis ver a final de página, parece seguir una coordenadas semejantes, en este caso la reflexión de una perdida. Starfish que ha tenido una muy buena acogida por el circuito de festivales de género fantástico el pasado año tendrá un estreno limitado en cines de Estados Unidos el próximo 13 de marzo estando disponible en VOD el 28 de mayo.

En Starfish vemos como una joven chica llamada Aubrey parece que se ha quedado sola en el mundo después de que una misteriosa señal de origen desconocido haya arrasado cualquier signo de vida. Atrapada en el apartamento de la que fue su mejor amiga, recientemente fallecida, la única pista de la que dispone Aubrey para intentar darle un significado a tal misterio es una serie de cintas de cassette en donde una etiqueta pone «Esta grabación salvará el mundo«. Empujada por la curiosidad que da la impresión de haber orquestada su amiga y sufriendo el dolor de su pérdida, Aubrey comenzará a reunir dichas cintas para intentar darle un sentido coherente a la situación. Al mismo tiempo se verá obligada a luchar contra unas extrañas criaturas que pululan por el exterior.

La película con guion del propio A.T. White está protagonizada por Virginia Gardner, Christina Masterson, Eric Beecroft, Natalie Mitchell, Shannon Hollander, Elias Brett, Tanroh Ishida, Matthew Thomas Brown, Regina Saldivar, Andreas Wigand y Jenna Marie Johnson.

Historia del cine chino

Siendo la industria del cine chino una de las más importantes en la actualidad, aún es una gran desconocida en nuestro país. Salvo nombres como Zhang Yimou o Jia Zhangke, poco se sabe de un cine que siempre ha colmado los sueños de sus espectadores, desde la glamurosa industria de Shanghai de los años 30 hasta el periodo de ocupación japonesa, desde la instauración de la República Popular en 1949 hasta la apertura de los años 80 pasando por el tormentoso periodo de la Revolución Cultural. Un cine que comprende géneros autóctonos como el de artes marciales (wuxia) y el de la Ópera de Beijing, y que compite desde siempre con las industrias extranjeras produciendo cintas bélicas y de espías, melodramas familiares y comedias románticas. Este libro supone el primer recorrido pormenorizado publicado en España de una historia apasionante, a través de aquellos títulos que, ya sea porque forman parte de la memoria sentimental de generaciones de chinos, o por su calidad artística indiscutible, merecen un lugar en el canon universal.
Pocos saben que los hermanos Wan realizaron en 1941 el primer largometraje animado producido en Asia, precedente del anime japonés. Cuando Ruan Lingyu, gran estrella del cine mudo, se suicidó, cien mil personas siguieron su cortejo fúnebre por las calles de Shanghai. El New York Times lo llamaría «el funeral más espectacular del siglo». La cuarta esposa de Mao Tse-Tung, Jiang Qing, había hecho sus pinitos apareciendo como secundaria en algunas cintas de los años 30. Se dice que, cuando lideró la Revolución Cultural, castigó a los miembros de aquella industria como venganza por no haberla convertido en una estrella, su sueño de juventud. Cineastas como Xie Jin, que debutarían con la República Popular, crearían un cine que, paradójicamente, recogía influencias del melodrama hollywoodiense. Son algunas de las muchas historias que incluye esta imprescindible obra sobre una cinematografía en ascenso.

El autor

Ricard Planas es licenciado en filosofía (Universidad de Barcelona), Estudios de Asia Oriental (Universidad Pompeu Fabra-Universidad Autónoma de Barcelona) y Máster en Estudios Chinos (Universidad Pompeu Fabra). Hace una estancia en la Beijing Foreign Studies University como becario del ICO. Actualmente se encuentra cursando su tesis doctoral sobre la obra del cineasta Yuan Muzhi e impartiendo la asignatura de historia del cine chino en la Universidad Pompeu Fabra.
Autor; Ricard Planas, Editorial: Berenice, Páginas: 384

La minoría silenciosa, tráiler de «Monrovia, Indiana» de Frederick Wiseman

Si hay un nombre totémico dentro del género documental arraigado en los Estados Unidos ese es sin duda alguna el de Frederick Wiseman, desde su debut a mediados de los 60 con Titicut Follies el ya octogenario documentalista ha sabido analizar como pocos las innumerables connotaciones sociales de su país de origen. Aprovechando su pase el próximo mes en el Americana Film Fest 2019, certamen donde se pudo ver sus dos anteriores In Jackson Heights y Ex Libris: The New York Public Library (review aquí), nos detenemos brevemente en el que es su último trabajo tras las cámaras titulado Monrovia, Indiana, documental que tuvo su premier mundial en el pasado Festival de Venecia y cuyo tráiler subtitulado al castellano podéis ver a final de página junto a su póster oficial, un documental que indaga y reflexiona sobre el día a día y la responsabilidad civil de una pequeña población estadounidense.

Monrovia, Indiana nos explora los estereotipos conflictivos e ilustra cómo valores como el servicio comunitario, el deber, la vida espiritual, la generosidad y la autenticidad se forman, experimentan y viven en una comunidad. La película ofrece una visión compleja y matizada de la vida cotidiana en la pequeña localidad agrícola de Monrovia, Indiana, y proporciona una cierta comprensión de una forma de vida rural del medio oeste americano, que siempre ha sido importante en América pero cuya influencia y fuerza no siempre han sido reconocidas o entendidas en las grandes ciudades de las costas este y oeste de América y en otros países.

Americana 2019 desvela su programación

Ayer jueves 14 de febrero se desveló  la programación completa de la sexta edición del Americana, el festival de cine independiente norteamericano de Barcelona, un festival que se puede realizar gracias al apoyo del Consulado General de los Estados Unidos, a Movistar+, a la Fundación Víctor Grífols y Lucas y a nuestras instituciones: el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.

Este año el Americana se celebrará desde el martes 5 de marzo hasta el domingo 10 de marzo y tendrá como sedes, los ya habituales Cinemes Girona y como novedad de este año también los Cinemes Zumzeig. Además la inauguración será en la sala Phenomena y tendremos una retrospectiva de los hermanos Zellner en la Filmoteca de Catalunya. La programación, anunciada hoy por los directores del festival, Josep Maria Machado y  Xavier Lezcano, en el auditorio del Movistar Centre, suma un total de 32 largometrajes y 39 cortos, estos últimos repartidos en 4 sesiones diferentes. En cuanto a los largos, las secciones habituales: TOPS, NEXT, DOCS, Sesiones Movistar, Retrospectiva y The Lost Sesions, como novedad de este año.

La sección TOPS, con los nombres propios más reconocidos y las cintas más premiadas del año suma un total de nueve largometrajes. Inauguraremos con la ganadora del festival de Sundance del 2018, The Miseducation of Cameron Post, una película sobre jóvenes cuestionados por su sexualidad, que tendrán que salir adelante y reafirmarse a pesar de los impedimentos sociales y familiares. Encabezan el reparto la Chloë Grace Moretz y  Sasha Lane. Support the Girls, dirigida por Andrew Bujalski, con una Regina Hall estelar, ganadora de multitud de premios y nominada a los Independent Spirit Awards, también trata de chicas que tienen que salir adelante, en este caso más por su condición de mujeres que por su sexualidad que, eso sí, tiene un papel fundamental en sus trabajos, sirviendo en un bar de hombres donde ellas se lucen con modelos de escasa ropa. Otro de los platos fuertes es Tyrel, del siempre interesante Sebastian Silva, un mumblecore oscuro donde Tyrel, el único afroamericano de un grupo que disfruta de una fiesta en medio de la montaña, empezará a percibir cosas extrañas y comentarios racistas que lo harán entrar en un estado de paranoia. Damsel, de los hermanos Zellner, será uno de los acontecimientos del festival, puesto que este año, estos dos directores serán los invitados principales de Americana y tendrán una retrospectiva de sus cortometrajes y casi todas sus películas en la Filmoteca de Catalunya. Frontier, Goliath, Kid-Thing, Kumiko, the Treasure Hunter (presente en la edición de Americana del 2015) y la mencionada Damsel, serán una enorme oportunidad para descubrir estos directores totalmente indies que se reparten casi todas las tareas al realizar un film y que poseen un estilo propio, muy surrealista, que los hace únicos. ¿Y qué es Damsel? Pues un western con influencias tanto de Tarantino como de Jarmusch, pero con el estilo propio y delirante de los Zellner, interpretado por Robert Pattinson y  Mia Wasikowska. Y seguimos con la sección TOPS con Wildlife, la ópera prima de Paul Dano con Jake Gyllenhaal y Carey Mulligan, una cinta ambientada en los años 60 sobre la descomposición de la familia americana y que está nominada a varios premios en los Independent Spirit Awards de este año. Como también multitud de premios y nominaciones a los Independent Spirit Awards tiene Leave no Trace, la nueva y esperada película de Debra Granik, ocho años después de Winter’s Bone, una cinta que trata sobre nuestra naturaleza salvaje y las imposiciones de la sociedad para redirigirnos a aquello convencional, interpretada por Ben Foster y la sorprendente actriz revelación Thomasin McKenzie. La clausura de esta edición será para Blaze, dirigida por Ethan Hawke, donde se nos hablará de la vida del cantante y compositor de country Blaze Foley, un cantante poco conocido más allá de su Texas natal y que está interpretada por músicos sin experiencia actoral para dar más verismo a la película. Quien tampoco faltará este año es uno de los habituales de Americana y el invitado del año pasado, Alex Ross Perry, que nos presenta Her Smell, una opresiva película donde Elisabeth Moss interpreta con una energía fascinante una cantante de punk-rock sumergida en una espiral de locura y delirio. Y cerrando TOPS, la cinta que ya anunciamos esta pasada Navidad, We the animals, una de las grandes joyas ocultas de este año, ganadora de NEXT en Sundance y nominada a 5 Independent Spirit Awards, un coming of age LGTBI, intensa, con algunas cautivadoras escenas de animación dentro de su metraje y que seguro, os robará el corazón.

Nueve películas más forman la sección NEXT, con títulos pequeños y arriesgados que el festival quiere dar a conocer al público. Un viejo conocido del festival, Joe Potrykus (proyectamos su Buzzard en el 2015 y ganó el premio del jurado joven) nos trae en esta ocasión la locura retro Relaxer, una cinta ya de culto aclamada por numerosos críticos. We used to know each other es un estreno mundial de Americana, una pequeña y muy bien hecha cinta del director, Robert G. Putka, que había estado con sus cortos anteriores en el SXSW y que tendremos el placer de tener como invitado en esta edición. Y si queréis una comedia transgresora, vuestra película es An Evening with Beverly Luff Linn, del director de la radical The Greasy Strangler con una divertidísima Aubrey Plaza. Como también comedia es Never Goin’ Back, una fresca y malhablada historia nominada a los Independent Spirit Awards sobre dos adolescentes, que quieren ahorrar para ir de vacaciones, pero que tendrán que afrontar un futuro incierto debido a sus muy malas decisiones. Y también de jóvenes que buscan su camino dentro de sus vidas grises, pero en este caso en clave de drama romántico, podremos ver We the Coyotes, una cinta que estuvo presente en el pasado festival de Cannes. Quizás algunos recordaréis haber visto en Americana The Better Angels, una preciosista película en blanco y negro del director A. J. Edwards, pues bien, ahora os traemos su segundo trabajo, Friday’s Child, sobre un huérfano de dieciocho años que se tiene que enfrentar a su primer día de vida en soledad, apenas al salir del orfanato donde había vivido hasta entonces. Y de otra chica con problemas, en este caso psicológicos, trata Madeline’s Madeline, una de las cintas más autorales y más radicales de esta edición que ha seducido a público y crítica en festivales como Berlin o Sundance. En cambio, Hearts Beat Loud es más bien la feel good movie de esta edición, vinilos, músicos vocacionales, relaciones paterno filiales tan complicadas cómo cargadas de amor y una banda sonora llena de canciones y buen rollo, una pequeña y honesta película con secundarios como Ted Danson y Toni Collette. Y para cerrar la sección NEXT The Kindergarten Teacher, cinta con la que su directora Sara Colangelo ganó el premio a mejor dirección en el festival de Sundance. Remake de la cinta israelí del mismo título, la película nos explica la complicada relación entre una maestra de parvulario con inquietudes artísticas y un niño capaz de improvisar poesías extraordinarias para su edad. Está interpretada excepcionalmente por Maggie Gyllenhaal con la ayuda de Gael Garcia Bernal.

Siete films forman la sección DOCS, que por primera vez proyectará dos sesiones de cada película. Esta edición será muy especial, porque además tenemos el placer de contar con tres trabajos nominados a los Oscar al mejor documental de este año (a los que sumaremos un cuarto documental nominado, con las sesiones Movistar+). El primero de ellos es Hale County This Morning, This Evening, un trabajo muy arty sobre comunidades afroamericanas, ópera prima de un joven director negro que también ha sido reconocido en Cannes y que para dejar las cosas claras ha tenido a Apichatpong Weerasethakul como consultor creativo. Otro de los tres documentales nominados a los Oscar de esta sección es Free Solo, una emocionante aventura en la que acompañaremos a Alex Honnold en su intento de escalar los 900 metros del Capitán en Yosemite sin cuerdas ni arneses. La tensión recorrerá el patio de butacas. Finalmente, el tercer documental nominado (y ganador de más de 40 premios internacionales) es Minding the Gap, donde un skater adolescente empieza a grabar su día a día. Pero con el tiempo su trabajo transciende y empieza a mostrar los problemas más arraigados a la sociedad, así como el paso de la adolescencia a la edad adulta. Un documental imprescindible. Los otros cuatro documentales, no nominados pero igualmente interesantes, empiezan con Monrovia, Indiana, de uno de los habituales de Americana, Frederick Wiseman. El nonagenario director nos lleva a la localidad donde Donald Trump consiguió el porcentaje más alto de votos en las elecciones presidenciales. Un documental indispensable para entender como pequeñas poblaciones pueden marcar, con sus decisiones, el futuro de la política mundial. Y de una localidad de mayoría blanca vamos a un barrio marginal y peligroso de Chicago en Chi-Town, donde seguiremos durante unos años al joven afroamericano Keifer Sykes, en su intento de dar el salto a la NBA, en un drama deportivo y de supervivencia, donde nos encontraremos con los problemas reales y las luchas de las clases menos favorecidas de los Estados Unidos. Dos documentales cierran esta sección. Por un lado Satan&Adam nos explica la historia durante muchos años de unos músicos, uno  blanco y otro negro, que tocaban en las calles de Harlem cuando el conflicto racial era muy potente. Su historia, su amistad, su separación y su reencuentro serán explicados de forma emotiva, en una película que nos recuerda a la mítica Searching for Sugar Man. Y para acabar tenemos The Bill Murray Stories, la cinta que nos explicará con testigos e imágenes de archivo si son ciertas las leyendas que corren sobre Bill Murray y si es verdad que se presenta de repente en fiestas y se mezcla con gente anónima, pasando el rato, para después desaparecer sin dejar rastro, como en un capítulo de Lucky Luke.

Continuamos con las dos películas de las Sesiones Movistar+, que como cada año serán gratuitas. Por un lado tenemos el cuarto documental nominado a los Oscar que proyectaremos: RBG. La vida y la carrera de la jueza Ruth Bader Ginsburg, que empezó estudiando derecho cuando casi ninguna mujer lo hacía, siguió ejerciendo de abogada y logrando que se aplicara la ley consiguiendo sentencias favorables de igualdad de género impensables hasta entonces, continuó siendo uno de los miembros liberales del Tribunal Supremo del Estados Unidos y finalmente, y de manera inesperada, acabó convirtiéndose en un icono pop. Un documental enorme. Y por otro lado la película de ficción Skate Kitchen, donde volveremos a encontrarnos con el mundo del skate, aunque en este caso serán las chicas las protagonistas, en una historia femenina de amistad y problemas adolescentes con las calles de Nueva York de trasfondo.

Y este año empezamos una nueva sección, que por ahora tendrá solo una película pero que esperamos aumentar en próximas ediciones, The Lost Sesions, donde proyectaremos títulos perdidos u olvidados que creemos merecen ser recuperados. La encargada de inaugurar esta sección será The Golden Boat, donde el prestigioso director chileno Raoul Ruiz, en el Nueva York de 1990, en plena efervescencia del indie, se junta con gente que después resultaría indispensable, como Jim Jarmush o Barbet Schroeder, que tienen pequeños papeles en la película. Una cinta rescatada por el MOMA en 2014 y que podréis ver en exclusiva en Americana, presentada por unos de sus productores, el catalán Jordi Torrent.

Como siempre, los cortos también son muy importantes para nuestro festival y, una vez más, tendremos las características sesiones de Shorts, en esta edición cuatro de muy diferentes: una dedicada a los hermanos Zellner, otra, la Sundance Short Film Tour, donde encontraremos, entre otros, el trabajo nominado a los Oscar Fauve, y finalmente, nuestras características sesiones de Shorts 1 y Shorts 2. En la primera encontramos pequeñas joyas como Caroline, presente en Cannes, My Dead Dad’s Porno Tapes, que fue finalista a la short-list de los Oscar, Souls of Totality, con un magnífico plano secuencia que os dejará sin palabras o Sunset Beauregard, que vendrá a presentar su director Andrew Lewis. En la segunda sesión de cortos podremos disfrutar del humor surrealista de Painting with Joan, presente en Sundance, Parent Teacher de Jim Cummings o Krista, el multipremiado corto que ha triunfado en SXSW y otros festivales de referencia.

Finalmente recordaros que los precios de las sesiones serán de 6€ la entrada individual, 30€ el abono de 6 entradas, 3€ para la sesión de Shorts y 5€ para nuestra habitual sesión de Americana Kids, donde los niños podrán aprender de cine con talleres especializados y de los que os hablaremos próximamente. Podéis comprar las entradas en los cines y en www.americanafilmfest.com (SIN COMISIÓN), la venta y canjeo de abonos será solo online (SIN COMISIÓN), para la retrospectiva de los hermanos Zellner tenéis que comprar las entradas en la Filmoteca de Catalunya y, como siempre, la sesión inaugural será exclusivamente para las personas con invitación. Seguidnos en redes sociales y estad atentos para intentar conseguir entradas.

Un mundo sin los Beatles, tráiler de «Yesterday», lo nuevo de Danny Boyle

Después de su participación hace un par de años en la secuela de Trainspotting y su salida de la nueva película de Bond el realizador británico Danny Boyle ya tiene listo el que será su nuevo trabajo tras las cámaras, Yesterday cuyo primer tráiler acaba de ver la luz y podéis ver a final de página junto a su póster oficial nos sitúa a medio camino entre la paradoja y la comedia en una distopia amable en donde el mundo olvida a los Beatles y alguien se aprovecha de ello. La película tiene previsto su estreno comercial en nuestro país para el próximo 14 de junio.

En Yesterday vemos como un joven músico que lucha por abrirse camino se da cuenta repentinamente de que es la única persona en el mundo capaz de recordar a los Beatles y sus canciones viviendo en una realidad paralela donde el grupo británico parece que nunca existió, una coyuntura que aprovechará para hacerse famoso y convertirse en una superestrella.

La película con guion adaptado del reconocido Richard Curtis (Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill, Love Actually) está protagonizada por Lily James, Himesh Patel, Ana de Armas, Kate McKinnon, Ed Sheeran, Lamorne Morris, Ellise Chappell, Camille Chen, Alexander Arnold, Joel Fry, Sophia Di Martino y James Corden.

Tráiler final para la nueva versión de «The Curse of La Llorona»

Con un solo pero laureado cortometraje titulado The Maiden (2016) Michael Chaves se labro un nombre dentro de según qué círculos de producción, su debut en el largometraje parecía claro que seguiría dentro de las coordenadas del género de terror, The Curse of La Llorona cuyo tráiler final acaba de ver la luz vía Warner Bros. Pictures y podéis ver a final de página junto a su póster oficial es su ambiciosa puesta de largo bajo patrocinio de un gran estudio, el film que tendrá su premier mundial en el inminente SXSW y se estrenará en cines el próximo 18 de abril está inspirado en una de las leyendas más famosas de México llevada a la gran pantalla en su país de origen en varias ocasiones.

The Curse of La Llorona nos explica su origen a modo de aparición tenebrosa, una figura atrapada entre el Cielo y el Infierno. La mera mención de su nombre ha causado terror en todo el mundo durante generaciones. En vida, ahogó a sus hijos en una rabia de celos, arrojándose en el río tras ver como mató a sus hijos violentamente. Ahora sus lágrimas son eternas. Son letales, y aquellos que escuchan su llamada de muerte en la noche están condenados. La Llorona se arrastra en las sombras y ataca a los niños, desesperada por reemplazar a los suyos. A medida que los siglos han pasado, su deseo se ha vuelto más voraz y sus métodos más terroríficos. En la década de 1970 en Los Ángeles, La Llorona acecha la noche y a los niños.

La película producida por James Wan, Emile Gladstone y Gary Dauberman con guion de Mikki Daughtry y Tobias Iaconis y música compuesta por Joseph Bishara está protagonizada por Linda Cardellini, Patricia Velasquez, Madeleine McGraw, Sean Patrick Thomas, John Marshall Jones, Jaynee-Lynne Kinchen, Andrew T. Lee, Irene Keng, Marisol Ramirez, DeLaRosa Rivera, Sophia Santi, Aiden Lewandowski y Ricardo Mamood-Vega.

Argentina se llena del cine de Sitges

En Pinamar y Buenos Aires se exhibirán varios títulos seleccionados por el Festival de Sitges. Argentina vuelve a impregnarse del espíritu de Sitges, por segundo año consecutivo. La alianza entre el Festival y la plataforma Blood Window se renueva y celebrará del 17 al 20 de abril el segundo Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Blood Window Pinamar. La novedad de este año es el estreno de la primera Semana de Sitges en Buenos Aires, del 22 al 26 de abril.

El acuerdo se ha firmado estos días durante el European Film Market (EFM) de Berlín, donde Sitges ha estado presente. El convenio tiene como objetivo fortalecer los vínculos de colaboración y participación entre ambas partes; favorecer el intercambio de actividades y contenidos, y contribuir al impulso de talentos emergentes en cine fantástico en Iberoamérica.

Durante cuatro días, en Pinamar se exhibirá lo más destacado del cine de género actual, con una selección de títulos que contará con el asesoramiento del Festival de Sitges. Directores, productores y talentos reconocidos estarán invitados. Por otro lado, la Semana de Sitges en Buenos Aires –que se celebrará a continuación de Pinamar– programará una serie de títulos que serán seleccionados y presentados por representantes del Festival de Sitges.

El subdirector del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Mike Hostench, ha manifestado el deseo de “estar cada vez más presentes en Latinoamérica en general y en Argentina en particular. El Festival Blood Window Pinamar es una plataforma privilegiada para nosotros. El entusiasmo que vivimos por parte del público y de las instituciones de Pinamar en la primera edición fue extraordinario y marcó el inicio de una fantástica colaboración”.

Blood Window es una plataforma de promoción de talentos latinoamericanos especializados en cine de género fantástico desarrollada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA). Colabora y participa en los principales festivales, muestras y mercados especializados en todo el mundo, entre los que destaca Sitges.

Los trastornos disociativos de Denis Côté, tráiler de «Ghost Town Anthology»

Aprovechando su actual presencia en el Festival de Berlín en donde suele ser un habitual presentando con anterioridad films como Bestiaire, Boris sans Beatrice, Vic y Flo Saw en Bear o Que ta joie demeure es momento de detenerse brevemente en el nuevo trabajo tras las cámaras del realizador de origen canadiense Denis Côté, su nueva película titulada Ghost Town Anthology (Répertoire des villes disparues en original) que competirá por el Oso de Oro en el certamen alemán nos presenta un primer tráiler, que podéis ver a final de página junto a su póster oficial, unas primera imágenes que muy posiblemente tengan una relevancia algo anecdótica en la película estando expuestas a través de un tono onírico rodado en blanco y negro en 16 mm y que parecen remitirnos al universo creativo de Guy Maddin. La película se basa libremente en la primera novela escrita por Laurence Olivier, que en este caso evidentemente no es el legendario actor sino un profesor universitario de literatura que ejerce en Montreal.

Ghost Town Anthology nos cuenta como Simon Dubé fallece en un accidente de coche que tiene lugar en un pequeño y remoto pueblo de apenas 215 personas. Sorprendidos, los habitantes del pueblo procuran no hablar sobre las circunstancias de la tragedia. El suceso desgarra a la familia Dubé, y afecta psicológicamente al alcalde Smallwood, junto a otro grupo de aldeanos que no saben qué hacer para dejar atrás lo sucedido. Mientras la gente trata de digerir la desgracia, una serie de personas desconocidas comienzan a llegar al pueblo, a lo que poco más tarde le acompaña una espesa niebla. ¿Quiénes son? ¿Qué está sucediendo?

La película con guion adaptado por el propio Denis Côté está protagonizada por Robert Naylor, Josée Deschênes, Rémi Goulet, Diane Lavallée, Hubert Proulx, Rachel Graton, Normand Carrière y Jocelyne Zucco.

Tráiler en castellano para la nueva «Pet Sematary»

Era cuestión de tiempo que el dúo de realizadores formado por Dennis Widmyer y Kevin Kolsch tras su estupenda Starry Eyes fueran requeridos por parte de los grandes estudios para empresas de una mayor envergadura, después de su participación en la televisiva Scream y el film colectivo Holidays la nueva adaptación al cine de la novela de Stephen King Pet Sematary, cuyo nuevo tráiler en castellano vía Paramount acaba de ver la luz y podéis ver a final de página junto a su póster oficial, supondrá toda una prueba de fuego para los jóvenes directores. Pet Sematary se estrenará en cines de nuestro país el próximo 5 de abril coincidiendo con el 30 aniversario de su primera adaptación a la gran pantalla por parte de Mary Lambert, un film curiosamente cada vez más reivindicado.

Pet Sematary nos cuenta como el doctor Louis Creed se muda con su mujer Racher y sus dos hijos pequeños de Boston a un pueblecito de Maine, cerca del nuevo hogar de la familia descubrirán un terreno misterioso escondido entre los árboles. Cuando una inesperada y dolorosa tragedia llega Louis hablará con su nuevo vecino, Jud Crandall, desencadenando una peligrosa reacción en cadena que desatará un mal de horribles consecuencias.

La película con guion adaptado a cargo de Dave Kajganich y Jeff Buhler está protagonizada por Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz, Jeté Laurence, Hugo Lavoie, Lucas Lavoie, Naomi Frenette, Maria Herrera, Obssa Ahmed, Alyssa Brooke Levine, Bailey Thain, Sonia Maria Chirila y Jacob Lemieux.

Noches de Halloween. La saga de Michael Myers

«Le conocí hace quince años, me dijeron que era un ser vacío. Sin razón, sin comprensión, sin conciencia, en el sentido más rudimentario de vida o muerte, de bien o mal, igual que un monstruo. Me encontré con un niño de seis años, con un rostro pálido, sin expresión, sin emoción. Y, unos ojos negrísimos. Los ojos del diablo», manifestaba el doctor Loomis acerca de la naturaleza de Michael Myers, el psicópata enmascarado protagonista del clásico de John Carpenter titulado La noche de Halloween.

El impacto de la película tanto en el cine de terror como en la cultura popular trascendió de manera inimaginable, consiguiendo que después de cuarenta años, el espíritu de Michael Myers siga presente. Durante ese transcurso de tiempo, sus influencias han anidado en el terror a varios niveles, generando imitaciones por doquier y más de una decena de secuelas que abordan el mito del asesino imparable desde varias perspectivas.
Noches de Halloween es el libro de Octavio López Sanjuán que aborda la génesis del clásico de John Carpenter de 1978, así como todos los largometrajes amparados por la franquicia. Años de investigación y entrevistas han dado como resultado este volumen, donde se dan cita declaraciones exclusivas de todo tipo; directores, como John Carpenter, Rick Rosenthal, Dominique Othenin-Girard o Dwight H. Little exponen sus ideas sobre las películas que realizaron; guionistas como Tommy Lee Wallace, Daniel Farrands, Larry Brand, Robert Zappia o Michael Jacobs han elaborado amplios textos donde detallan el proceso creativo de cada uno de sus libretos; compositores como Alan Howarth, John Ottman o Danny Lux hablan de sus terroríficas bandas sonoras; editores como Patrick Lussier, Glenn Garland o Robert Ferretti desglosan los diferentes montajes de cada entrega; e intérpretes como Dick Warlock, Brad Loree o James Jude Courtney explican qué supuso para ellos dar vida a Michael Myers. Por supuesto sin olvidar el paso de este psicópata enmascarado por el resto de cultura popular como novelas, cómics y videojuegos. Con un prólogo escrito para la ocasión por la mismísima P.J. Soles, la actriz que encarnó a la inolvidable Lynda en la película original, todo ello con el objetivo de convertir el texto en una pieza imprescindible para los seguidores de esa icónica máquina de matar, imparable e indestructible.
Autor; Octavio López Sanjuán, Editorial: Applehead Team Creaciones, Páginas: 650

Acuerdo entre 8tv y DocsBarcelona para el nuevo programa «Documentals Impossibles»

8tv inaugura una nueva franja de programación con “Documentals Impossibles”. Este lunes 4 de febrero el canal 8tv inaugura una nueva franja de programación televisiva con un programa titulado “Documentals Impossibles”, que se emitirá de forma semanal a las 22:00h. Este nuevo espacio de cine documental será presentado por Anna Petrus, crítica de cine, guionista, directora y colaboradora del DocsBarcelona.

Los espectadores podrán disfrutar cada semana de una selección de quince documentales fruto del acuerdo entre 8tv y DocsBarcelona Distribution, una apuesta para hacer llegar el cine documental a nuevos públicos a través de esta nueva ventana. Todos los documentales han recibido premios de prestigio internacional, tanto de crítica como de público, y se han podido ver en distintas ediciones del Festival DocsBarcelona y en las salas de la red DocsBarcelona del Mes.

Por lo que respecta a la programación de “Documentals Impossibles” viene avalada por la marca DocsBarcelona Distribution, una apuesta que garantiza la diversidad de miradas innovadoras, la visibilidad de realidades, el empoderamiento de colectivos invisibilizados y la capacidad de aproximarnos a historias personales e íntimas de todo el mundo.

En definitiva, obras que nos emocionan y nos descubren realidades ocultas desde un punto de vista distinto y único, a la vez que propician un análisis crítico y un espacio de reflexión.

Los títulos que se podrán ver en este ciclo son:

PECADOS DE MI PADRE

SIRIA: UNA HISTORIA DE AMOR

CÓMO CAMBIAR EL MUNDO

LA TEORÍA SUECA DEL AMOR

THE GOOD SON

ZORAN Y LOS TIGRES DEL GOL

AMATEURS EN EL ESPACIO

A GOOD AMERICAN. EL PRECIO DE NUESTRA SEGURIDAD

ANGRY INUK

HABÍA UNA VEZ UNA ISLA

THE VISIT

THE HUMAN TOWER

INFILTRATORS

EL MARAVILLOS REINO DE PAPA ALAEV

EL VISIONARIO

Agentes en la encrucijada, tráiler de «Dragged Across Concrete» de S. Craig Zahler

Con solo tres trabajos como realizador S. Craig Zahler se ha convertido por méritos propios en todo un referente del nuevo cine independiente de género proveniente de los Estados Unidos, tras las esplendidas Bone Tomahawk y Brawl in Cell Block 99 nos llega ahora el que es posiblemente es su mejor trabajo tras las cámaras hasta la fecha, el thriller policial Dragged Across Concrete, film cuyo primer tráiler acaba de ver la luz y podéis ver a final de página junto a su póster oficial. Dragged Across Concrete tras las buenas críticas cosechadas tras su paso por los festivales de Venecia y Sitges (reseña aquí) sigue a día de hoy sin fecha de estreno tanto en Estados Unidos como en España.

Dragged Across Concrete nos cuenta como dos policías, uno veterano (Mel Gibson) y el otro, más joven y volátil (Vince Vaughn), se encuentran suspendidos cuando un vídeo de sus duras tácticas tras una complicada detención sale a la luz convirtiéndose en la noticia del día en los medios de comunicación.

La película con guion del propio S. Craig Zahler y música a cargo de Jeff Herriott está protagonizada por Mel Gibson, Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, Don Johnson, Michael Jai White, Laurie Holden, Udo Kier, Fred Melamed, Primo Allon, Justine Warrington, Jenn Griffin, Myles Truitt, Brett Alexander Davidson, Trezzo Mahoro, Liannet Borrego, Tory Kittles, Giacomo Baessato, Andrew Dunbar, Clare Filipow y Veronika London.

https://youtu.be/_QtpAuXKGu0

«Horror Noire», historia documentada de la influencia afroamericana en el género de terror

Podría decirse que vivimos una época dorada en referencia a los documentales que indagan en distintos aspectos de la historia del cine, el estudio y completísimo que siempre ha caracterizado el cine de género fantástico junto a la irrupción de un gran número de plataformas de streaming han auspiciado muchos proyectos de esta índole propiciando la realización de una serie de documentales cuya calidad merece ser resaltada, uno de los últimos en ver la luz es Horror Noire, documental que no solo se detiene en desgranar las películas que podríamos denominar como terror negro sino también en la forma en que el género de terror juega y se conecta de alguna manera con la historia social afroamericana.

Basado en el aclamado libro del mismo nombre escrito por Robin R. Means Coleman (productor ejecutivo del documental) Horror Noire lanza una mirada crítica y cronológica a un siglo de películas de género, desde el cine mudo hasta su reciente resurgimiento con películas como el éxito comercial Get Out, films que de alguna manera usaron, caricaturizaron, explotaron y dejaron de lado a los cineastas y público negro. El documental comienza echando una mirada a principios del siglo XX tomando como referencia el film de D.W. Griffith Birth of a Nation, película que supone una epopeya sobre la conciliación nacional estadounidense de raza blanca, sin embargo para los espectadores de origen afroamericano deviene como una serie de perturbadoras imágenes. En este sentido Horror Noire incide en que el horror para los espectadores negros no es lo mismo que para las audiencias blancas, el documental resalta que dichas audiencias y creadores negros tienen perspectivas muy personales sobre lo que es el horror poniendo de manifiesto que el horror negro no es solo un subgénero más sino también un replanteamiento de lo que realmente significa el horror visto desde otra perspectiva. Robin R. Means Coleman comenta al respecto que «El género de terror funciona una pedagogía avanzada e inquebrantable. No deja de ser un interesante material de estudio acerca de nuestro entorno social, político y racial. Las películas de terror son fascinantes, por una razón u otra se enorgullecen de aliarse a lo considerado como tabú, mientras confunde nuestro sentido del bien y del mal, de lo monstruoso y lo divino o lo sagrado y lo profano. Es una de las formas de entretenimiento más intrépidas en el estudio de nuestra humanidad y nuestras debilidades. Espero sinceramente que Horror Noire provoque un interesante y feroz debate y desencadene exploraciones aún más exactas y detalladas sobre el poder del horror en la sociedad«.

El documental cuyo tráiler oficial podéis ver a final de página será lanzado en streaming a través de Shudder el próximo 7 de febrero estando dirigido por Xavier Burgin (On Time) e incluyendo entrevistas entre otros a personalidades como Ernest Dickerson (Bones), Rusty Cundieff (Tales from the Hood), Jordan Peele (Us), Tina Mabry (Mississippi Damned), Tony Todd (Candyman), Paula Jai Parker (Tales from the Hood), Tananarive Due (My Soul to Keep),  Robin R. Means Coleman, Ken Foree (Dawn of the Dead) o el editor de la revista Fangoria Phil Noble Jr.

A la estela de Carrie, primer tráiler de «Reborn»

El director de origen galés Julian Richards no ha tenido un desarrollo acorde en una carrera que en un principio prometía bastante más de lo que al final ha sido, al menos hasta día de hoy, su notable opera prima Darklands ha terminado siendo su mejor trabajo realizado en su filmografía, un folk horror que convendría rescatar de forma urgente, tampoco era nada desdeñable su segunda película The Last Horror Movie, film que poseía algún que otro punto de interés y en él se indagaba en las confesiones de un asesino en serie expuesto a través de un mockumentary situado a medio camino entre Henry: Portrait of a Serial Killer y C’est arrivé près de chez vous, lamentablemente los siguientes trabajos de Julian Richards Summer Scars, Shiver y el documental Charles Dickens’s England no han tenido una relevancia a la hora de ser destacadas en referencia a su calidad, su último trabajo tras las cámaras titulado Reborn, cuyo tráiler y póster oficial podéis ver a final de página, no parece vistas sus primeras imágenes cambiar dicha dinámica estando bastante latente la sensación de estar ante un producto de claro índole alimenticio que bebe de referentes tan reconocibles como por ejemplo  Carrie y Firestarter. La película que se pudo ver en la pasada edición del Buenos Aires Rojo Sangre cuenta con los rostros de dos reconocidos iconos del género en los años ochenta como son Barbara Crampton y Michael Paré.

Reborn nos cuenta como un bebé muerto antes de nacer es robado por el trabajador de una funeraria y devuelto a la vida a través de poderes telequinéticos. Cuando cumple 16 años, decide abandonar su casa para encontrar a su madre, arrasando todo lo que encuentra a su paso.

La película con guion de Michael Mahin está protagonizada por  Chaz Bono, Barbara Crampton, Michael Paré, Monte Markham, Bob Bancroft, Sean Spence, Annie Quigley, Kayleigh Gilbert, Leslie Simms, Chris Valenti, Bob Levitan, Chris McGahan, Alexa Maris y Olivia Benavides.