«The Dark and the Wicked» review

Sigue los pasos de dos hermanos que regresan a la granja de su familia para esperar a la inevitable muerte de su padre. Lo que en un principio parece ser un ritual ancestral relacionado con la pérdida y el recuerdo acaba convirtiéndose en algo muy distinto.

Volviendo a incidir en ese concepto tan actual en relación a las expectativas generadas de forma algo precipitada en lo concerniente a la fallida Archenemy de Adam Egypt Mortimer no deja de ser curioso como también empieza a ser un denominador bastante común el posiciónanos de forma habitual ante la supuesta falta de ellas, en ese preciso punto daba la impresión de encontrarse la trayectoria de Bryan Bertino, director que tras darse a conocer de forma algo generalizada dentro del fandom en 2008 con la aplaudida The Strangers tuvo una especie de retroceso digamos artístico en las posteriores e intrascendentes Mockingbird y The Monster, ambos trabajos  parecían remitirnos a un estancamiento de complicada solución, cuando menos se esperaba con The Dark and the Wicked consigue estructurar una suerte de renacimiento genérico al realizar el que es posiblemente su mejor trabajo a fecha de hoy, un film de estructura bien simple cuya mejor virtud radica posiblemente en salir relativamente airosa de mucho de los vicios y estilemas que tan mal ejecutados podemos ver en el fantástico contemporáneo.

Suele ser cada vez más frecuente, en el Festival de Sitges del pasado año hubo un sinfín de ejemplos de todo ello, como muchas películas utilizan de una forma muy poco sutil el fantástico a la hora de explayarse en base al aparatoso subrayado de un discurso político o social cuando a lo largo de la historia del cine las buenas películas de género han hecho justamente todo lo contrario, insertar la metáfora de forma casi desapercibida en una estructura fantástica que vertebra de principio a fin el relato, básicamente un movimiento que consiste en tener claro las prioridades y la funcionalidad de la historia en cuestión, intención esta que curiosamente puede encontrar un paralelismo casi inverso con respecto a otro film visto en el Festival como es la decepcionante Relic. En The Dark and the Wicked si se busca la alegoría o la metáfora de una forma detenida puede que incluso se llegue a encontrar, esta pude ser por ejemplo la pesada carga mental que acarrea la muerte de un ser querido o como el dolor y el trauma de las pérdidas de alguien cercano llevan a los supervivientes a unos territorios de una mayor vulnerabilidad aunque en realidad todo da la impresión de parecer orbitar en relación al concepto de la culpa en lo concerniente a la desestructuración familiar, sin embargo estas cuestiones intuidas no dejan de ser meras excusas, si se me permite la expresión incluso una suerte de McGuffin al uso, lo primordial aquí, o al menos lo que un servidor logra intuir, es mostrar la cercanía de la muerte como desarrollo de un mal de índole endémico e intangible, lo que realmente parece importarle a Bryan Bertino es la creación de una atmosfera malsana que mantiene la tensión y en base a ella exponer un simple relato de terror casi a modo de ejercicio de estilo en base a acertados manejos de espacios fílmicos y utilización sonora que de alguna manera logran solapar una narrativa que puede percibirse como algo errática, artilugios estos que sin inventar nada nuevo resultan bastante efectivos especialmente en lo referido a una confrontación de ficciones en un principio antagónicos, por un lado el crudo y desalentador realismo en el que parecen moverse sus protagonistas, casi por momentos lindantes con el documental contemplativo, y por otro ese concepto fantástico del mal sobrenatural como ente generalizado que se expande casi a modo de un virus.

The Dark and the Wicked que antepone en todo momento la sugestión explicita a una digamos lógica narrativa termina siendo un producto solido que tira de manual a través de una escenografía potente a la hora de indagar en eso tan difícil de ver en la actualidad en una pantalla de cine que es el intentar explayar un miedo primario a algo que los protagonistas del relato son incapaces de descifrar o asimilar, a fin de cuentas por fortuna un parte primordial a la hora de hacer una buena película de terror sigue siendo la creación de un clima que sea lo suficientemente  tenso y veraz para con el espectador, aquí afortunadamente expuesto sin ningún tipo de subrayado en lo relativo a una posible explicación que se ha de buscar, o no, todo según el camino que quiera transitar el espectador.

Valoración 0/5: 3

El asesinato de Liberty Valance

En El asesinato de Liberty Valance, el crítico cinematográfico y fiscal Eduardo Torres-Dulce hace un repaso de los misterios, mentiras y secretos que envolvieron el rodaje de una de las más míticas películas de John Ford. En este libro, Torres-Dulce recorre, como experto en el cine de John Ford, los aspectos cinematográficos, sentimentales y jurídicos de El hombre que mató a Liberty Valance, una narración poliédrica, enmarcada en un momento crepuscular de la historia de los Estados Unidos. Con la publicación de El asesinato de Liberty Valance, Hatari Books se adelanta a la celebración (en 2022) del 60aniversario de una película que el mítico crítico norteamericano Roger Ebert definió como una película «casi perfecta», siendo nominada por el American Film Institute como uno de los 10 mejores westerns de la historia del cine y el personaje de Liberty Valance como uno de los mejores villanos. Dicho esto: ¿quién mató realmente a Liberty Valance?
Autor: Eduardo Torres-Dulce Lifante, Editorial: HATARI BOOKS, Páginas: 408

Primer tráiler para la nueva odisea zombie de Zack Snyer «Army of the Dead»

A escasas semanas de ver la luz la controvertida Zack Snyder’s Justice League el responsable de Sucker Punch tiene ya listo la que será su segunda incursión en el subgénero zombie titulado Army of the Dead, film cuyo primer adelanto en forma de tráiler podéis ver a final de página junto a su póster oficial. Un proyecto gestado años atrás tras el éxito comercial de Dawn of the Dead en donde Zack Snyer ejercía en un principio solo como guionista y productor pero cuyo elevado presupuesto hizo abortar su gestación hasta que hace poco Netflix ha podido dar luz verde al proyecto.

En Army of the Dead vemos como un grupo de mercenarios decide llevar a cabo el mayor atraco que jamás se haya realizado en la ciudad de Las Vegas justo después de que se produzca una epidemia de muertos vivientes. Para ello tendrán que adentrarse en una zona de cuarentena, con los riesgos que ello conlleva.

La película que se estrenará a través de Netflix el próximo 21 de mayo cuenta con un guion a cargo del propio Zack Snyder junto a Shay Hatten y Joby Harold y música compuesta por Junkie XL estando protagonizada por Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Jo, Richard Cetrone, Lora Martinez, Chelsea Edmundson, Michael Reid MacKay, Jordyn Aurora, Tig Notaro, Michael Cassidy, Sarah Minnich, Lyon Beckwith y Ryan Watson.

Exposición «otras miradas» sobre los primeros años del Festival de San Sebastián

La exposición en Kutxa Kultur Plaza consta de treinta fotografías del periodo entre 1953 y 1970.
La muestra está comisariada por el equipo de Zinemaldia 70: todas las historias posibles, proyecto de investigación patrocinado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

La exposición Primeros pasos. Otras miradas sobre la historia visual del Festival de San Sebastián (1953-1970) se ha inaugurado hoy en la sala Kutxa Kultur Plaza, en el cuarto piso de Tabakalera. La muestra, organizada por el Festival de San Sebastián, Kutxa Fundazioa y Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), contiene treinta imágenes de más de cincuenta años de antigüedad, procedentes del fondo fotográfico del archivo del Festival y de la colección Kutxateka.

La muestra está comisariada por el equipo del proyecto de investigación Zinemaldia 70: todas las historias posibles (Z70), bajo la dirección de Pablo La Parra Pérez. El proyecto Z70 comenzó en 2020 a abordar el patrimonio fotográfico del festival en dos líneas de trabajo: la conservación, catalogación e investigación del fondo fotográfico del archivo del Festival y el estudio y perfeccionamiento de la catalogación de los fondos de la colección Kutxateka. Esta exposición es el primer resultado público de esta tarea, que sigue su curso.

Las primeras directoras que compitieron en la Sección Oficial

La idea de “primeros pasos” contiene un doble sentido: hace referencia a los primeros años del Festival pero, también, se trata de la primera incursión crítica en su patrimonio fotográfico en el marco del proyecto Z70. La exposición abre dos vías de reflexión que exploran tensiones políticas, de género y clase en las ediciones iniciales del Festival.

Así, por un lado, esta exposición presta atención, más allá de la representación tradicional de las estrellas, a las mujeres que participaron en el Festival ocupando posiciones profesionales alejadas del foco mediático o ignoradas por las historias dominantes del cine, como directoras, guionistas o las propias trabajadoras. Por ejemplo, la exposición rescata fotografías de las tres primeras directoras que compitieron en la Sección Oficial: Yuliya Solntseva (1965), Tatiana Lióznova (1966) y Judit Elek (1969). La muestra examina también los mecanismos de construcción y cosificación de la star cinematográfica como objeto de consumo y fascinación mediática. Como ejemplo paradigmático, en la exposición se analiza la construcción mediática de Pepa Flores como Marisol, desde su primera aparición en Donostia en 1960, con tan solo 12 años, hasta sus apariciones en los años posteriores como estrella popular.

Por otro, Primeros pasos. Otras miradas sobre la historia visual del Festival de San Sebastián (1953-1970) pone el foco en la tensión entre la expectación popular que suscitaba el Festival entre la ciudadanía y la exclusividad y elitismo de la mayoría de sus actos oficiales, a través de fotografías que exponen el fuera de campo de la alfombra roja. Asimismo, enseña los aspectos más institucionales del Festival y su instrumentalización por parte de la dictadura franquista como escaparate internacional del régimen. Es el caso de las imágenes que recogen la asistencia al festival de personalidades del régimen como Carmen Polo, presencia de autoridades civiles y militares en actos oficiales, aunque también de los resquicios de libertad que se abrieron en el marco del Festival, como el célebre pase de Ama Lur en los cines Astoria en 1968.

Z70 es fruto del trabajo conjunto del Festival de San Sebastián con el departamento de investigación de EQZE. Este proyecto de investigación patrocinado por Loterías y Apuestas del Estado, con la colaboración  Kutxa Fundazioa, Filmoteca Vasca y el centro internacional de cultural contemporánea de Tabakalera, pone de relieve la importancia de los fondos documentales del Festival (cartas, fotografías, críticas y reseñas en periódicos y revistas, libros…) conservados en su archivo desde 1953. El principal objetivo del proyecto es generar reflexión y discusión en torno al pasado, el presente y el futuro del Festival, así como diálogos críticos con la creación cinematográfica y el pensamiento contemporáneo.

La exposición se enmarca en el propósito del Festival para configurase como una actividad de todo el año. En este sentido, vinculada a la muestra, el día 20 de marzo se proyectará dentro del ciclo Zinemaldia + la película de Judit Elek que compitió en el Festival: Sziget a szárazföldön (The Lady from Constantinople, 1969).  El filme será presentado por el responsable del proyecto de investigación, Pablo La Parra Pérez y la alumna de EQZE Anna Babos.

La exposición, que se inaugura hoy, 24 de febrero, permanecerá abierta hasta el 25 de abril.  El horario es de 9:00 a 21:00 de lunes a viernes, de 10:00 a 22:00 los sábados y de 10:00 a 21:00 los domingos.

 

Primer tráiler de «Libertad» de Enrique Urbizu

Movistar+ acaba de estrenar un primer adelanto en forma de tráiler oficial, que podéis ver a final de página junto a su póster promocional, del nuevo trabajo tras las cámaras de Enrique Urbizu titulado Libertad. El proyecto tendrá una doble vía de exhibición que podrá verse a partir del próximo 26 de marzo, por un lado en formato de miniserie 5 episodios de 50 minutos de duración a través de Movistar+ y por otro el de una película de 135 minutos de duración que se estrenará comercialmente en cines de la mano de A Contracorriente Films.

Libertad nos sitúa en el Siglo XIX, una mujer apodada La Llanera sale de prisión tras 17 años. Durante su encierro, ha sido sentada todos los años en el garrote vil e indultada en el último momento. Su hijo Juan nació en la celda y no conoce a su padre, el célebre bandolero Lagartijo. Madre e hijo intentarán vivir la libertad que tantos años les ha sido negada mientras son perseguidos por cuadrillas de bandoleros y escopeteros del Gobernador. Lagartijo, Aceituno y el Gobernador buscan a La Llanera, pero también se buscan entre sí. En la España del siglo XIX no hay sitio para todos, y mucho menos para traidores.

Libertad con guion a cargo de Miguel Barros y Michel Gaztambide y música compuesta por Mario de Benito está protagonizada por Bebe, Isak Férriz, Jason Fernández, Xabier Deive, Jorge Suquet, Sofía Oria, Luis Callejo, Pedro Casablanc, Manolo Caro, Ginés García Millán y José Sospedra.

La adaptación de «Doctor Portuondo» a cargo de Carlo Padial será la primera serie original de Filmin

Carlo Padial adaptará su aclamada novela con Jorge Perugorría y Nacho Sánchez al frente del reparto. El rodaje arrancará en Barcelona el próximo 8 de marzo.

El próximo 8 de marzo arranca en Barcelona el rodaje de «Doctor Portuondo», la primera serie original de Filmin. Se trata de la adaptación de la novela homónima de Carlo Padial, editada en 2017 por Blackie Books, una divertida regresión de tintes autobiográficos a la terapia que el protagonista sigue junto al Dr. Portuondo, un peculiar psicoanalista cubano que grita a sus pacientes, jura en nombre de Freud y bebe whisky Johnnie Walker.

Jorge Perugorría («Fresa y chocolate», «Vientos de La Habana») y Nacho Sánchez (nominado al Goya por su papel en «Diecisiete» y visto en series como «El Ministerio del Tiempo» y «La Zona») interpretarán respectivamente al Doctor Portuondo y al paciente y alter ego del propio Carlo Padial.

Todos necesitamos terapia. Somos ignorantes de nosotros mismos, como decía Portuondo. Así que todos deberíamos pasar por el diván, afirma Carlo Padial: Esta serie es una oportunidad única de hacerlo durante un rato, aunque sea como espectadores, mediante una ficción que nos ayude a entendernos a nosotros y a las personas que conocemos, siempre desde el humor.

«Doctor Portuondo» es una producción de Filmin con La Chica de la Curva. Es el primer título que Filmin produce bajo el sello Filmin Original, que agrupará todas las producciones originales de la plataforma a partir de ahora. Para Juan Carlos Tous, fundador y CEO de Filmin: El inicio de la producción de nuestra primera serie reafirma la voluntad de Filmin por evolucionar constantemente ofreciendo a la audiencia una oferta diferenciada y completa. El primer día de rodaje de “Doctor Portuondo” marca un nuevo hito en Filmin alcanzando la mayoría de edad como plataforma.

«Doctor Portuondo» se estrenará en Filmin en octubre de 2021.

 

Doctor Portuondo

País y año de producción: España, 2021.

Duración: 6 episodios de 30 minutos.

Creador y director: Carlo Padial.

Codirector Creativo: Carlos De Diego.

Dirección de fotografía: Andalu Vila San Juan, Tito Arcas.

Montaje: Jaume Martí.

Intérpretes: Jorge Perugorría, Nacho Sánchez.

 

CARLO PADIAL

CREADOR Y DIRECTOR

Nació en Barcelona en 1977. Escritor, dibujante de cómics y creador audiovisual, se hizo popular en Internet gracias a sus vídeos virales para Playground o TV3 con su productora Los pioneros del siglo XXI. Debutó como director con «Mi loco Erasmus» (2012), a las que han seguido «Taller Capuchoc» (2014) y «Algo muy gordo» (2017). «Doctor Portuondo», su primera serie, es la adaptación de su novela más personal, editada en 2017 por Blackie Books.

 

 

Las desdichas de un vividor, tráiler de «Hygiène sociale», lo nuevo de Denis Côté

Durante los últimos años el realizador franco-canadiense Denis Côté viene siendo un nombre casi imprescindible dentro del circuito de festivales cinematográficos. Tras su curiosa incursión en el cine de género fantástico con la interesante Répertoire des villes disparues (crítica aquí) y su mediometraje Wilcox, que podremos ver dentro de muy poco en el Americana Film Fest, nos llega un primer avance en forma de tráiler que podéis ver a final de página del nuevo trabajo tras las cámaras del responsable de Vic+Flo Saw a Bear titulado Hygiène sociale, film que estará presente en el inminente Festival de Berlín dentro de la sección Encounters.

En Hygiène sociale vemos como Antonin es un vividor. Atesora una habilidad con las palabras que podría haberlo convertido en un escritor famoso, en cambio, principalmente esta cualidad le sirve para sacarlo de continuos problemas en los que se ve metido. Dividido entre los sentimientos de ser una parte normal de la sociedad y también de escapar de ella, su encanto e ingenio son puestos a prueba por cinco mujeres que están a punto de perder la paciencia con su actitud de vivir y dejar vivir, su hermana Solveig, su esposa Eglantine, la hermosa Cassiopée, la mujer a la que desea, la recaudadora de impuestos Rose y Aurore, una desdichada víctima de la maldad de alguien que no tiene la menor intención de adaptarse a las pretensiones y productividad de la época moderna.

La película con guion como viene siendo costumbre a cargo del propio Denis Côté está protagonizada por Maxim Gaudette, Larissa Corriveau, Eleonore Loiselle, Eve Duranceau, Kathleen Fortin y Evelyne Rompré.

Abierto el plazo de inscripción para Sitges 2021

El Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que celebrará su 54ª edición del 7 al 17 de octubre inicia la cuenta atrás. 
 
El lunes 15 de febrero, se abrió el periodo de inscripciones de largometrajes y cortometrajes. Los directores/as, productoras y distribuidoras que lo quieran podrán presentar sus films hasta el 15 de julio, fecha de cierre para todas las categorías. 
 
El comité de programación del Festival está trabajando con normalidad y responsabilidad, adaptándose en las medidas establecidas por la crisis de la covid-19. El comité está avanzando en los visionados y selección de los primeros títulos que configurarán la próxima edición del Festival. 
 
Las empresas titulares de las películas seleccionadas por el comité de programación recibirán un formulario (entry form) a través del cual formalizarán su participación en el certamen.
El Festival contactará únicamente con los titulares de los films seleccionados por el comité. La plataforma Festhome es el único sistema oficial para inscribir la pieza. La organización no acepta otros formatos ni jefe otro sistema que no sea este. 
 
Las bases de participación y el reglamento de Sitges 2021 están disponibles aquí.

Fritz Lang. La telaraña del destino

Cientos de fotogramas ilustran este estudio sobre tan excelsa filografía, que, entre Alemania y Hollywood, indagó como pocas en la dualidad y el lado siniestro del alma humana, alumbrando películas tan míticas como El doctor Mabuse, Los nibelungos o Metrópolis, cuando no magistrales como M, el testamento del doctor Mabuse, Furia, La mujer del cuadro, Perversidad, Clash by Night, Los sobornados, Deseos humanos, Moonfleet o El tigre de Esnapur. Con motivo del centenario en 2019 de la primera película dirigida por Fritz Lang este estudio pormenorizado sobre su obra intenta rendir cuenta de la grandeza de una de las filmografías más importantes de la historia del cine. La obra de Lang es de tal riqueza que admite múltiples aproximaciones. En este estudio se indaga en el significado que las imágenes de sus películas generan más allá, e independientemente, del guión. Siempre aparecen en sus obras múltiples detalles de los que no se era consciente en una primera visión, y siempre quedan por descubrir y describir numerosos aspectos, perspectivas y formas.
Autor: Fernando Usón Forniés, Editorial: PROVIDENCE EDICIONES, Páginas: 676

El terror como metáfora, tráiler de «Lucky» de Natasha Kermani

Viene siendo algo habitual en estos últimos tiempos el comprobar como ciertos autores indagan dentro del fantástico a la hora de desarrollar unas nada disimuladas alegorías en muchos casos de índole social, a tal respecto la actriz, guionista y directora Brea Grant esta siendo un nombre muy recurrente en lo referente a como el feminismo, de un índole casi militarista, se adhiere sin muchas contemplaciones al relato de género, en este caso a la home invasion. Sin ir más lejos en el pasado Festival de Sitges estuvo presente por partida triple protagonizando la simpática The Stylist, dirigiendo 12 Hour Shift y estando presente como guionista y actriz principal en Lucky, film cuyo primer tráiler acaba de ver la luz y podéis ver a final de página junto a su póster promocional. La película, una algo aparatosa metáfora sobre miedos femeninos en relación a la violencia de género estará disponible en la plataforma Shudder a partir del próximo 4 de marzo.

En Lucky vemos como conocida autora de libros de autoayuda que vive en los suburbios de una gran ciudad lucha para que la gente crea que realmente está siendo perseguida por una figura que la atosiga noche tras noche cuando regresa a casa. Tras comprobar que nadie de su entorno más cercano cree en ella, decide solucionar el problema de forma drástica por su propia cuenta.

La película está protagonizada por Brea Grant (responsable del guion), Kristina Klebe, Chase Williamson, Dhruv Uday Singh, Kausar Mohammed y Leith M. Burke.

Proyecciones Xcèntric: Luke Fowler. Apuntes, memorias y registros

¿Cómo filmar la memoria en un archivo? ¿Cómo presentar recuerdos personales, memorias de comunidades y sus registros a partir de imágenes y sonidos? Estas tres películas de Luke Fowler, que nacen del encuentro del cineasta escocés con distintos archivos —el de la cineasta Margaret Tait, las fichas de lectura de su madre y un centro de fotografía feminista—, cartografían algunas de las respuestas posibles a estas preguntas.

En estos trabajos, los distintos documentos —libretas, anotaciones, bocetos, grabaciones, fotografías, paisajes y edificios— presentan la historia en fragmentos con la voz de sus protagonistas y sus registros incrustados. Fowler se acercó a las islas Orcadas, el archipiélago donde Margaret Tait nació e hizo su obra, para grabar imágenes y sonidos de su paisaje —las casas donde la cineasta escocesa vivió y los lugares donde filmó— y rastrear en su archivo. Houses es así una evocación casi corporal de la vida y obra de Tait hecha en el centenario de su nacimiento. Por otro lado, Mum’s Cards es un intento de retratar a su madre a partir de las múltiples fichas que usaba para tomar notas de lectura cuando trabajaba como socióloga en la Universidad de Glasgow. Por último, To the Editor of Amateur Photographer gira entorno a los testimonios y documentos relacionados con la compleja historia de Pavilion, el primer centro de fotografía feminista de Europa dedicado a representar y apoyar la producción fotográfica hecha por mujeres.

Muchas películas de Luke Fowler, como las que veremos en esta sesión, documentan archivos y los diversos elementos materiales e inmateriales que los envuelven, no solo personas o lugares, sino también ideas e impresiones con las que esboza microhistorias a partir de una miríada de voces subalternas. Y lo hace explorando los límites y las convenciones del lenguaje fílmico, no descuidando nunca el trabajo sonoro y situándose siempre entre lo poético y lo político, lo documental y lo experimental, lo biográfico y lo archivístico.

Houses (for Margaret), 2019, 16 mm a HD, 5 min; Mum’s Cards, 2018, 16 mm a DCP, 9 min; To the Editor of Amateur Photographer, 2014, 16 mm a DCP, 68 min.

Copias cortesía de Lux. VOSC.

Fecha: 25 febrero 2021

Horario: 19.00

Espacio: Auditorio

Precio: 4 € / 3 € Reducida

Abono 5 sesiones: 15 € / 12 € Reducido

Amigos CCCB: gratuito

Venta de entradas en taquillas (taquilles@cccb.org / 933064100) y www.eventbrite.es

Comprar entradas

Americana 2021: una programación de lujo a pesar de la pandemia

Tras celebrar la edición de Americana del 2020, casi de forma milagrosa, justo cinco días antes de que se nos confinara, este 2021 la logística nos permitirá disfrutar del festival en formato híbrido, presencialmente, con las salas al 50% y cumpliendo todas las normas de seguridad, demostrando una vez más que la cultura es segura y de forma virtual, a través de la plataforma Filmin. Además, también haremos extensible nuestra propuesta a Madrid, donde debutaremos este año. Y como ya es habitual la Route 66 llevará nuestras películas por varias localidades de Cataluña y España.

El festival se inaugurará en el Cine Phenomena el martes 2 de marzo y continuará en las tres salas de los Cines Girona y en el Zumzeig del 3 al 7 de marzo. La inauguración, como siempre, será con invitación. En Madrid estaremos en el Círculo de Bellas Artes del 12 al 14 de marzo y entre los días 2 y el 14, las películas irán desfilando por Filmin.

Los precios de las entradas físicas son de 7 euros, con abonos compartibles de 6 entradas por 35 euros. Las sesiones de cortos tendrán un coste de 4 euros. Y en Filmin habrá dos tipos de títulos, 23 largos y más de 20 cortos en suscripción y 13 en Premium. En Madrid las estradas tendrán un precio de 6 euros. La mayoría de los títulos Premium irán entrando y saliendo, así que atentos a la parrilla que publicaremos mañana en nuestro web. Habrá un abono de Filmin que incluye 3 tickets Premium y un mes de subscripción por 14,95€.

Pese el contexto actual, nos sentimos nuevamente muy orgullosos de la programación de Americana, que este año consta de 47 largos y 29 cortos, que os pasamos a detallar.

En la sección estrella del festival, la sección TOPS, podremos disfrutar del verano de El verano de Cody (Driveways), que será el título inaugural. Después de la muerte de su hermana, Kathy y su hijo de 8 años van al pequeño pueblo donde esta vivía para hacerse cargo de sus pertenencias. Allá conocerán a su viejo vecino Del. La historia es sencilla, pequeña, pero su delicadeza, su guion preciso y su música melancólica consiguen conmover. Una propuesta vitalista nominada a dos premios en los Independent  Spirit Awards. En Sweet Thing, recuperamos los personajes de Little Feet que pasaron por el festival. Los que la visteis recordaréis a los hijos pequeños de Alexandre Rockwell jugando despreocupados. Ahora con 15 y 11 años, se enfrentan en un mundo más hostil y peligroso: el de la madurez. En esta estética road-movie ganadora en Berlin, delicada y sórdida, volvemos a encontrarnos con una preciosista blanco y negro, una selección musical exquisita y unos paisajes desérticos y desolados. Wilcox es el último film de Denis Côté, ganador del premio de la Crítica en la anterior edición. De Wilcox, el protagonista, solo sabemos que viste de militar y que rehúye las multitudes y las zonas pobladas. Con una apuesta sonora inusual, este largo de poco más de una hora nos sumergirá en unas atmósferas que beben de Lynch, con que Côté crea una película única, enigmática, alienante y abstracta que deambula entre el misterio y la incertidumbre para llevarnos a territorios desconocidos y fascinantes. Y para los fans de las películas enigmáticas y seguidores de los sospechosos y sospechosas habituales del Americana, os recomendamos Black Bear. Dirigida por Lawrence Michael Levine y protagonizada por Aubrey Plaza y Christopher Abbott, es un ejercicio fascinante de metacinema donde partiendo de un triángulo amoroso se sumerge en terrenos tan pantanosos como son la crisis creativa, el arcaísmo de los roles de género tradicionales, la fragilidad del ego del artista y los límites morales del arte. Se pudo ver en Sundance y en Sitges. Y siguiendo con Sundance y relaciones de pareja, la comedia del año, que ya anunciamos por Navidad.

Descarada, imaginativa, políticamente incorrecta y con elementos fantásticos, Palm Springs es una fresca y muy divertida comedia romántica, con un reparto solvente con secundarios de lujo como J.K. Simmons o Peter Gallagher. Aclamada en Sundance 2020 y con dos nominaciones a los Indepent Spirit Awards, a mejor película y mejor actor. The Killing of Two Lovers, también nominada a los Independiente Spirit Awards, en este caso a John Cassavetes Award, es un viaje inquietante y tumultuoso hacia la psique de su protagonista. Este retrato frío y rural de la América más profunda representa la muerte, lenta y dolorosa, de la llama del amor. Un thriller psicológico sugestivo que ha sido alabado unánimemente por la crítica americana. Y de un director que apunta muy alto, a uno de muy reconocido y pilar del indie, Tim Sutton, un outsider que con títulos como Pavilion o Dark Night ha demostrado un estilo único, con una estética inmaculada, unos personajes frágiles al margen del sistema y un montaje milimetrado, frío y quirúrgico, que lo ha llevado a casi todos los grandes festivales: Sundance, SXSW, Venecia, Toronto o Berlín, donde estrenó su último trabajo, Funny Face. La historia de dos almas perdidas que encuentran una en la otra, el apoyo incondicional que necesitan para llevar a cabo lo único que tienen clara: la venganza. En TOPS también podremos ver Freshman Year (Shithouse), donde un universitario tímido y apocado decide ir a una fiesta loca. Allá conoce a Maggie, una chica misteriosa que, en solo una noche, pondrá su mundo cuadriculado cabeza abajo. El debutante Cooper Raiff escribe, dirige, produce, edita y protagoniza la ganadora de SXSW y condensa en hora y media la vida universitaria americana con referencias al Linklater más romántico y reflexivo. Y seguimos con estudiantes en busca del amor con Shiva Baby, una comedia enérgica y neurótica protagonizada por una debutante sorprendente, Rachel Sennott. Nos lleva de pleno a la situación infernal de encontrarse con tu exitosa ex novia, tu sugar daddy con su mujer e hija y tu numerosa familia en un mismo lugar. Que, además, no es otro que el velatorio de un familiar al que casi no conocías. Y acabamos TOPS con una de las joyas indiscutibles de 2019 que de forma incomprensible continúa inédita en nuestro país. Se trata de The Last Black Man in San Francisco, una joya tan reivindicativa como extraña, tan física como onírica, tan cruda como inevitablemente sentimental, que ha captado la atención y el entusiasmo del público, festivales y crítica especializada y se ha hecho con casi 20 premios importantes, donde destaca el premio Especial del Jurado y el de mejor dirección en Sundance.

Dentro de NEXT, tenemos La noche de los reyes, una co-producción entre Costa de Marfil y Quebec que ha entrado en la shortlist del Oscar de habla no inglesa y está nominada en la misma categoría de los Independent Spirit Awards. Nos explica la historia de un joven delincuente en una prisión gobernada por los reclusos. Una película tan brutal como poética con imaginación y creatividad desbordante. Siguiendo con nominadas a los Independent Spirit, también contamos con Lapsis, comparada con The Vast of Night, una distopía geek con mensaje social. También nominada a los Independent Spirit Awards encontramos Farewell Amor, que nos adentra en el reencuentro de un padre con su mujer y su hija que llegan de Angola después de 17 años sin verse. Estuvo en Sundance y ha recogido múltiples premios entre los que destaca el Top 10 de National Board of Review. Y continuamos con más Sundance, en este caso con Beast Beast, donde una chica que busca su conexión con el mundo del arte se convierte en una reflexión sobrecogedora sobre crecer en un mundo lleno de inseguridades y en una sociedad marcada por las redes sociales y la imagen individual. Y si como las dos películas anteriores, os gustan los jóvenes con vena artística, vuestra película del año es Summertime, también presentada en Sundance. Un mosaico urbano en Los Angeles donde skaters, grafiteros, raperos y camareros de comida rápida entran y salen para ofrecernos un recital poético a pie de calle. Y acabamos con los retratos juveniles de NEXT con una coming of age mexicano, Blanco de verano. Una historia compleja, sin tabúes, con delicada precisión pero con la necesaria contundencia sobre la ira de un adolescente cuando la nueva pareja de su madre ocupe su posición de hombre de la casa. Una película que se hizo con tres premios en la última edición del Festival de Málaga, incluyendo mejor película iberoamericana y mejor guion. Una sesión en colaboración con Casa América. Y ahora cambiamos de tercio y nos vamos a la América profunda con Buck Alamo, donde conoceremos un trillado cantante de country al que persigue la muerte, interpretada por Bruce Dern. Un retrato generacional que cuenta con Lorelei Linklater, la música de Sonny Carl Davis y una foto absolutamente espectacular. Y también de America profunda trata Lorelei, una historia sobre las prisiones, tanto reales como psicológicas que nos cortan las alas. Una película tierna sobre una sirena fuera del agua ganadora en Deauville. Y seguimos con mujeres atrapadas en el agua, en este caso con Nadia, Butterfly, una película de ficción de la selección oficial de Cannes donde acompañamos en los Juegos Olímpicos de Japón, que ahora parecen una distopía, a una atleta en la despedida de su vida profesional y las posibilidades infinitas que le depara el futuro, en una cinta muy intimista. Y también intimista es Small Town Wisconsin, donde un padre divorciado y alcohólico, anclado en una juventud que hace tiempo que pasó, pierde la custodia de su hijo y en vez de explicarle la situación quiere impresionarlo para que lo recuerde siempre. Una película que tiene la impronta omnipresente de Alexander Payne, el productor ejecutivo del film.

Dentro de DOCS veremos Bienvenidos a Chechenia, un documental de denuncia en clave de thriller, que nos acerca a la persecución gubernamental contra los gais de Chechenia, con el apoyo de Putin, y el trabajo de un grupo de activistas que sacan del país a las víctimas para evitar su muerte. Con premios en Berlín y Sundance y en dos shortlists de los Oscar, mejor documental y mejores efectos digitales. Y seguimos con Assassins y el asesinato del líder norcoreano Kim Jong-un en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Las cámaras de seguridad muestran a dos chicas que se le acercan y a continuación huyen y así, ellas se convierten en las asesinas del hermano del máximo dirigente de Corea del Norte. ¿Pero la realidad es tan simple? ¿O hay un complot detrás? Por enésima vez, la realidad supera la ficción. Y en Feels Good Man el protagonista es Donald Trump i Pepe the frog, estrella de memes de hace unos años y que se convirtió en símbolo de la extrema derecha americana, muy a regañadientes de su autor. Una historia increíble que nos acerca a dos realidades absolutamente actuales: el poder incontrolable de las redes sociales y la división social y política de los EE. UU. (y del mundo). A Stray sabremos como en Istambul durante muchos años se ejecutaba a los animales de la calle. Después de críticas internacionales dejaron de hacerlo y actualmente estos animales viven libremente por la ciudad sin prohibiciones junto a los sin techo y los excluidos. Un punto de vista ganador en HotDocs y nominado a los Independent Spirit Awards. En Bloody Nose Empty Pockets encontraremos la mirada sensible sobre una pandilla de personas solitarias que han hecho de un bar de mala muerte de las afueras de Las Vegas, su casa. Actores olvidados, músicos adictos, veteranos de guerra y un puñado de personas a quienes la vida ha pasado factura, beben, filosofan, se abrazan, se quieren, se odian y por encima de todo se hacen compañía en el último día del bar en cuestión. . ¿Ficción? ¿Realidad? Qué más da, porque Bloody Nose Empty Pockets es una auténtica maravilla. Una proyección en colaboración con nuestro estimado festival Rizoma. Y acabamos DOCS con la clausura del festival, Spaceship Earth. Un grupo de amigos, científicos y contraculturales, ven el mundo como una aventura y un reto constante. Empiezan con pequeños experimentos y acaban llevando a cabo una gran aventura: cerrarse durante dos años en un ecosistema artificial para buscar nuevas esperanzas en el espacio, si nos cargamos el planeta. Ciencia, naturaleza, cambio climático, poder, intereses económicos y política conviven en un documental con guion de ciencia ficción. Será objeto de nuestras matinales en colaboración con la Fundación Victor Grífols y Lucas.

En toda esta programación de largometrajes hay que añadir los 29 cortos repartidos en tres sesiones, Shorts 1, Shorts 2 y Sundance Shorts.

En la primera sesión podremos ver entre otros Low-Key, una comedia animada de ciencia ficción donde sale Steve Buscemi, Uproot, el nuevo trabajo de Julia Bales, la pareja de Jim Cummings sobre dos hermanos o She used to laugh, una ruptura de pareja explicada a pie de micrófono en una noche de stand-up comedy. En Shorts 2, podremos ver High Card, una pequeña pieza sobre una pareja a punto de tener sexo por primera vez, The Colour of Your Lips, una distopía sobre un mundo donde el aire es irrespirable, Blocks, que sería como Swallow, pero al revés, es decir, una mujer que saca piezas de Lego por la boca o Standstill, un corto de terror sobre un hecho cotidiano para mucha gente. Y contaremos con una tercera sesión de cortos de Sundance. Los dos últimos años habíamos proyectado su Sundance Short Tour, pero con la pandemia no lo han podido preparar. Llegados a este punto hemos establecido una colaboración directa con Sundance para proyectar algunos de los cortos de la edición de 2021. ¡Más frescos imposible! Aquí destaca el documental A Concerto is a Conversation, que está en la shortlist de los Oscar y In the Air Tonight, una freakada que nos destapa lo que hay al detrás del éxito de Phil Collins.

Este año, por motivos evidentes, no habrá invitados. Pero aun así sí que contaremos con una retrospectiva en la Filmoteca, en este caso de la directora Kelly Reichardt, una de nuestras directoras de cabecera de quien hemos visto sus últimos trabajos en Americana. En esta retrospectiva podremos ver todas las películas de la directora, excepto la última First Cow, puesto que su situación de distribución en nuestro país no lo ha permitido.

Lo que sí tenemos es una nueva sección. Se llama “discoveries” y agrupa títulos que han pasado por el festival, pequeños descubrimientos que queremos reivindicar, y que a día de hoy no se pueden ver en ningún tipo de plataforma del estado. Esta sección se proyectará exclusivamente en Filmin. Dieciséis títulos donde destaca por ejemplo, LoveTrue, el documental sobre el amor verdadero del Alma Har’el, Take me to the river, una pequeña joya que muchos preguntabais si se podía ver de alguna forma o Interesting ball, un corto que hicieron los Daniels mucho antes de triunfar con Swiss Army Man.

 

Primer tráiler de «Belle», lo nuevo de Mamoru Hosoda

Indiscutiblemente considerado como uno de los principales puntales de la animación mundial actual cada nuevo trabajo del japonés Mamoru Hosoda es considerado como todo un evento. Dos años después de Mirai el responsable de Summer Wars nos presenta Belle (Ryū to Sobakasu no Hime en original), film cuyo primer avance acaba de ver la luz en forma de un breve teaser que podéis ver a final de página junto a su póster oficial.

La película que se estrenara comercialmente en Japón el próximo verano coincidiendo con el décimo aniversario del estudio Chizu y que aquí veremos seguramente por primera vez a partir del mes de septiembre por festivales patrios sigue las andanzas de una joven estudiante de secundaria de 17 años llamada Suzu que vive en un apartado pueblo rural junto a su padre. Durante mucho tiempo ella solo ha sido una sombra de sí misma, un día, Suzu ingresa en U, un universo en línea en constante evolución con más de cinco mil millones de miembros en línea que la hace convertirse en Belle, una cantante de fama mundial. Belle pronto se encuentra con una criatura misteriosa con la que se embarca en un viaje lleno de aventuras en la búsqueda de poder convertirse en quien realmente cree que es.

La venganza, tráiler de «Violation»

El primer largometraje del dúo formado por Dusty Mancinelli y Madeleine Sims-Fewer tras sus premiados cortos Chubby y Woman in Stall parece incidir en ese subgénero en un principio tan recurrente como es el de la violación y posterior venganza, Violation, cuyo primer avance en forma de tráiler acaba de ver la luz y podéis ver a final de página junto a su póster promocional, parece quedar situado a medio camino entre el prototípico Rape and Revenge y el psicodrama. Tras las buenas críticas cosechadas en el pasado TIFF Violation llegará a Estados Unidos en VOD el próximo 25 de marzo a través de la cada vez más en alza Shudder.

En Violation vemos como con su matrimonio atravesando una seria crisis, Miriam regresa a su pueblo natal para buscar una especie de confort junto a su hermana menor y su cuñado. Sin embargo una noche, un pequeño desliz en apariencia sin importancia conduce a una situación catastrófica, dejando a Miriam conmocionada, tambaleante y furiosa. Creyendo que su hermana está en peligro, Miriam decide que debe protegerla a toda costa con el único recurso de la venganza, sin embargo el precio de tal acto es alto y no parece estar preparada para poder afrontarlo una vez empiece a desmoronarse emocional y psicológicamente.

La película con guion de los propios Dusty Mancinelli y Madeleine Sims-Fewer está protagonizada por Madeleine Sims-Fewer, Anna Maguire, Jesse LaVercombe, Obi Abili, Jasmin Geljo y Cynthia Ashperger.

«El diablo entre las piernas», de Arturo Ripstein se estrenará en cines el próximo 26 de febrero

Wanda Vision estrenará en cines la película del cineasta mexicano Arturo Ripstein ganador de la Biznaga de Plata a la Mejor Dirección en la pasada edición del Festival de Málaga. El diablo entre las piernas llegará a los cines de nuestro pais el próximo 26 de febrero.

En El diablo entre las piernas vemos como El Viejo gasta su aburrimiento en deambular por la casa celando a Beatriz, su mujer. Los pleitos desgastan y el equilibrio se rompe: la mujer, a fuerza de sentirse celada, se siente deseada y sobre todo deseable. Quiere comprobarlo. Por ello una noche sale de casa sin rumbo alguno con un solo propósito: sexo. Su regreso a casa desata la hecatombe. Dinorah, la criada, no puede permitir tal osadía y toma partido.

La película con guion de Paz Alicia Garciadiego y música a cargo de David Mansfield está protagonizada por Silvia Pasquel, Alejandro Suárez, Greta Cervantes, Daniel Giménez Cacho, Erando González, Patricia Reyes Spíndola, Mar Carrera y Roberto Fiesco.
Una coproducción entre México y España está producida por Alebrije Cine y Video, Oberon Cinematogràfica, Carnaval Films, Fina Films y Fidecine y Estudios Churubusco Azteca con la colaboración de la Secretaría de Cultura Fonca, Fondo de Inversión y Estímulos al Cine e Ibermedia, estando distribuida en España por Wanda Visión.

Videodrome. La Distopía Según David Cronenberg

Nadie sabe cómo será el futuro, pero David Cronenberg lo ha imaginado en numerosas ocasiones. El director canadiense ha explorado en sus películas el posible destino del ser humano, marcado por el devenir de la tecnología, el cambio biológico, el impacto de la imagen y la presencia de la enfermedad. En Videodrome nos cuenta la historia de Max Renn, un productor de televisión ávido de nuevas experiencias mediáticas que acaba convertido en la víctima de una doble conspiración de contornos imprecisos y consecuencias letales. Cronenberg construye una distopía ambigua, caracterizada por la fuerza de los medios de comunicación, el poder de las grandes corporaciones y la actividad de revolucionarios mesiánicos. En Videodrome la señal de vídeo no sólo expande un virus sino que es el virus mismo. La sociedad ha enfermado y el proceso es irreversible. El virus se expande como una idea convertida en dogma que se infiltra en todos los estratos sociales. Teóricos y filósofos como Fredric Jameson, Dani Cavallaro o Scott Bukatman han mostrado un gran interés por la obra de Cronenberg. Los ominosos entornos que dibuja el filme, con sus personajes paranoicos y sádicos, adictos a la tortura y la pornografía televisada, han servido a estos autores como punto de partida para una reflexión que mezcla disciplinas como teoría de la información, historia, teoría de la imagen y hasta ciencia cognitiva. Cronenberg construye en Videodrome un artefacto de calculada ambigüedad y especula sobre nuestro futuro biológico, las capacidades cognitivas del ser humano, el control mental, el poder corporativo y el valor de la información. Lejos de ofrecer respuestas claras, Videodrome nos ofrece una serie de preguntas inquietantes que no podemos obviar ni un solo día más.

El autor

IVÁN GÓMEZ (Mataró, 1978). Doctor en Teoría de la Literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Ramon Llull, donde también coordina el Máster Universitario en Ficción en Cine y Televisión. Es licenciado en Derecho (ESADE), en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (UAB) y en Comunicación Audiovisual (URL). Es coautor, junto al Dr. Fernando de Felipe, de los ensayos Adaptación (Trípodos, 2008), Ficciones Colaterales: Las huellas del 11-s en las series “made in USA” (UOCPress, 2011) y El sueño de la visión produce Cronoendoscopias (Laertes, 2014). Ha dedicado diversos artículos en obras colectivas y revistas académicas a la ficción serial norteamericana, al cine fantástico español y a las autoficciones audiovisuales, entre otros temas. Los artículos han aparecido en revistas como Brumal, Pasavento, Letral, Hispanic Cinemas o Fotocinema. Colabora regularmente con la publicación Serielizados. Ha sido profesor visitante en la Universidad Católica Portuguesa (Lisboa). Recientemente ha publicado junto a Luis Aragón el ensayo Bullitt. Un policía llamado Steve McQueen. Historia, análisis, mito (Laertes, 2016). Es abogado e investigador de temas relacionados con los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad.

Autor: Iván Gómez, Editorial: Shangrila, Colección Fantasmagorías libros, Páginas: 216

 

La determinación de una madre, tráiler de «Son»

Ivan Kavanagh se dio a conocer en el año 2014 con el interesante thriller de terror psicológico The Canal, tras dirigir hace un par de años el western Never Grow Old el realizador de origen irlandés vuelve al género fantástico con Son, film cuyo primer tráiler acaba de ver la luz y podéis ver a final de página junto a su póster oficial. La película, un thriller sobrenatural, tendrá un estreno limitado en cines y VOD de Estados Unidos previsto para el próximo 5 de marzo.
Son nos cuenta como un joven cae repentinamente enfermo por una desconocida dolencia después de que un misterioso grupo de individuos intenten secuestrarlo, su madre tendrá que decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para poder protegerle de unas aterradoras fuerzas sobrenaturales que estuvieron muy presentes en su vida pasada.
La película con guion del propio Ivan Kavanagh y música a cargo de Aza Hand está protagonizada por Emile Hirsch, Andi Matichak, Luke David Blumm, Erin Bradley Dangar, Rocco Sisto, Wanetah Walmsley, Cranston Johnson, Ethan McDowell, David Kallaway, Garrett Kruithof, Kristine Nielsen, Adam Stephenson, Matthew Blumm, Adam Henslee, Blaine Maye, Britton Webb, J. Robert Spencer y Sami Bray.

El Festival de San Sebastián, tercera iniciativa cultural más importante de 2020

El Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea ha hecho públicos los resultados de su análisis del panorama cultural de España en 2020. El Festival de San Sebastián ha sido valorado como el tercer acontecimiento cultural más importante de 2020.

El tercer puesto del Festival supone ascender una posición respecto al ranking del año pasado, que vuelve a estar encabezado por el Museo del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En tercer lugar se posiciona el Festival y la cuarta y quinta plaza están ocupadas, respectivamente, por el Teatro Real y el Museo Thyssen – Bornemisza. A continuación, figuran el Museo Guggenheim Bilbao, PhotoEspaña, CaixaForum, Museo de Bellas Artes de Bilbao Bilbao y Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

El Observatorio de Cultura es un instrumento para tomar el pulso del sector, analizar tendencias, promover el debate e identificar carencias y oportunidades. Desde 2009 lleva a cabo una consulta anual para detectar las instituciones y acontecimientos culturales más destacados del año. En este último cuestionario han participado 472 expertos y profesionales del ámbito cultural: escritores, artistas, cineastas, actores, músicos, arquitectos y creadores de todos los campos, responsables de fundaciones, directores de museos, centros e instituciones culturales; editores, productores, promotores, galeristas y responsables de industrias culturales; comisarios de exposiciones y gestores culturales, así como responsables de áreas e instituciones culturales de la administración pública central, autonómica y municipal.

Observatorio de la cultura  – Análisis de resultados

La enseñanza del exorcismo, tráiler de «The Seventh Day»

Viendo las primeras imágenes de The Seventh Day, cuyo primer tráiler oficial acaba de ver la luz y podéis ver a final de página, queda bastante claro su adscripción a ese tipo de cine que mezcla sin muchos tapujos el thriller y el género de terror remitiéndonos a una especie de curiosa hibridación entre películas en apariencia tan distantes como pueden ser Training Day y The Exorcist. El film que aún no tiene fecha de salida está dirigido por Justin P. Lange en su segundo trabajo tras las cámaras tras The Dark (2018).

The Seventh Day nos cuenta como un reconocido exorcista se reúne con un sacerdote novicio en su primer día de entrenamiento, un aprendizaje que consiste básicamente en detectar posesiones y realizar ritos del exorcismo. A medida que descubren el infierno que existe sobre la Tierra, las líneas entre el bien y el mal se distorsionan, dando lugar a que emerjan sus propios demonios.

La película con guion del propio Justin P. Lange está protagonizada por Guy Pearce, Keith David, Stephen Lang, Robin Bartlett, Heath Freeman, Hannah Alline, Major Dodge, Vadhir Derbez, Tristan Riggs, James Healy Jr., Acoryé White, Ben Hicks, Brady Jenness, Riley Fitzgerald y Chris Galust.

Charles Chaplin protagonista del BCN Film Fest 2021

El festival, 100% presencial con entradas a 2,90€, rinde homenage a Charles Chaplin con el diseño del cartel oficial y una retrospectiva en la sección Imprescindibles. 

El Festival Internacional de Cine de Barcelona-San Jorge (BCN FILM FEST), que este año se celebra del 15 al 23 de abril en los Cines Verdi de Barcelona como sede principal, ha presentado esta mañana el cartel oficial de su 5.ª edición y las primeras novedades confirmadas de su programación. El acto ha sido presentado por la directora del BCN FILM FEST, la periodista y crítica de cine Conxita Casanovas y el Director de RTVE en Cataluña, Pere Buhigas Cristina Muñoz, Jefa de Documentales de TV3.

“Este año será una edición especialmente importante porque esperamos poder confirmar que el festival sigue creciendo de manera vigorosa, saludable y sólida”, ha comentado Conxita Casanovas a la presentación de la 5.ª edición del festival. “Creo que podemos contribuir a que la gente recupere la rutina de ir al cine y los espectadores recobren la confianza de ver cine en las salas”, ha añadido.

El BCN FILM FEST, fiel al espíritu cultural de San Jorge, vuelve a ofrecer películas que giran alrededor del eje temático Cine-Literatura-Historia dentro de la Sección Oficial, centrándose sobre todo en adaptaciones literarias, biopics de grandes personalidades y acontecimientos históricos de relevancia.

Cómo en ediciones anteriores, el Festival contará con 6 secciones: Sección Oficial, Cine con Gracia (dedicada a las comedias), Zona Abierta, Arte en Pantalla (dedicada a grandes documentales de arte), Imprescindibles (dedicada a clásicos del cine de autor, este año de Charles *Chaplin) y una sección dedicada al cine de un país invitado, en esta edición: Japan by CineAsia.

“Estamos haciendo un grandísimo esfuerzo para salir adelante el festival de manera presencial contando con talento internacional del nivel de Nicolas Winding Refn, que ha confirmado su asistencia. Y estamos muy agradecidos a los distribuidores que apuestan por el BCN FILM FEST en esta nueva edición, el que nos permite presentar una gran variedad de títulos muy atractivos en un año muy complicado para elaborar programaciones”, ha destacado Casanovas.

La directora también ha remarcado que “tener a Chaplin en el cartel con motivo de la celebración del centenario de Chico y dedicarle la retrospectiva nos da la oportunidad de recuperar un espíritu y una mirada llena de ternura y humor que pienso nos viene muy bien en el momento actual que estamos viviendo”.  

 

CARTEL OFICIAL

El cartel oficial del BCN FILM FEST 2021 rinde homenaje al primer largometraje de Charles Chaplin, THE KID (El chico), en el centenario de su estreno. La imagen del pequeño Jackie Coogan del clásico de Chaplin, en una sala, como fascinado por la película que se proyecta en una pantalla que solo él puede ver, también pretende reivindicar el poder y la magia del cine en un momento como el actual, en el cual, como decimos en el spot del festival, parece que lo necesitamos más que nunca.

El centenario THE KID (El chico) es el motivo que nos ha llevado a dedicar nuestra sección Imprescindibles a Charles Chaplin, con una amplia retrospectiva de su filmografía que incluye 10 películas y 7 cortometrajes. El diseño del cartel es de Joel B. Garcia de VECTOR WHO.

ESPOT OFICIAL

El spot entabla un tipo de diálogo con el cartel del festival. Un diálogo cómplice entre pioneros del cine: el icono del personaje creado por Chaplin y el símbolo que representa el origen de todo, el cinematógrafo de los hermanos Lumière. Un spot que evoca y reafirma la necesidad del cine como arte popular por excelencia, tanto en la época en la cual fue inventado, hace ya más de 100 años, como en los tiempos complicados que hoy nos ha tocado vivir. El diseño del spot es de Paco Ruíz. Ver el spot

ADELANTO DE LOS PRIMEROS TÍTULOS DEL BCN FILM FEST 2021

La 5.ª edición del festival contará con una programación de más de 50 títulos entre sus diferentes secciones. A continuación un primer adelanto de la programación:

SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN

MAMÁ MARÍA (La Daronne)
De Jean-Paul Salomé / Con Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot
Francia / Première española

PENGUIN BLOOM
De Glendyn Ivin / Con Naomi Watts, Andrew Lincoln, Jacki Weaver
Australia, Estados Unidos / Première española

PEQUEÑO PAÍS (Pequeño Pays)
De Eric Barbier / con Jean-Paul Rouve
Francia, Bélgica / Première española

SOMBRA De Bruno Gascon
Portugal / Première española

SUEÑOS DE UNA ESCRITORA EN NUEVA YORK (My Salinger Year) 

De Philippe Falardeau / Con Margaret Qualley y Sigourney Weaver
Canadá, Irlanda / Première española

THE GOOD TRAITOR (Bordes mand y Amerika) 
De Christina Rosendahl / Con Ulrich Thomsen
Dinamarca / Première española

YALDA, A NIGHT FOR FORGIVENESS
De Massoud Bakhshi
Irán, Francia / Première española

 

SECCIÓN OFICIAL (FUERA DE COMPETICIÓN)

LA MUJER DEL ESPÍA (Wife of a spy)
De Kiyoshi Kurosawa
Japón / Première catalana

PAOLO CONTE, VÍA CON ME
De Giorgio Verdelli
Italia/ Première catalana

 

CINEMA AMB GRÀCIA

BLITHE SPIRIT
De Edward Hall / Con Dan Stevens, Isla Fisher, Judi Dench
Reino Unido / Première española

EL TRIUNFO (Un triomphe)
De Emmanuel Courcol / Con Kad Merad
Francia / Première catalana

 

ZONA ABIERTA

VALHALLA RISING (2009)
De Nicolas Winding Refn / Con Mads Mikkelsen
Dinamarca, Reino Unido

 

IMPRESCINDIBLES  –CENTENARIO EL CHICO RETROSPECTIVA CHARLES CHAPLIN

EL CHICO (1921)

UNA MUJER DE PARÍS (1923)

LA QUIMERA DE ORO (1925)

EL CIRCO (1928)

LUCES DE LA CIUDAD (1931)

TIEMPOS MODERNOS (1936)

EL GRAN DICTADOR (1940)

MONSIEUR VERDOUX (1947)

CANDILEJAS (1952)

UN REY EN NUEVA YORK (1957)

Cortometrajes:

VIDA DE PERRO (1918)

¡ARMAS AL HOMBRO! (1918)

AL SOL (1919)

UN DÍA DE JUERGA (1919)

VACACIONES (1921)

DÍA DE PAGA (1922)

EL PEREGRINO (1923)

 

EL JURADO

La 5.ª edición de el BCN FILM FEST contará con el polifacético director de cine y de teatro y actor Mario Gas en calidad de Presidente del Jurado. Galardonado el 1996 con el premio Nacional de Teatro de Cataluña y nombrado Director del Teatro Español el 2004, como actor de cine ha forjado una extensa carrera con más de 30 películas a su haber. Ha trabajado con grandes directores como Vicente Aranda, Bigas Luna, Berlanga o Ventura Pons, y recientemente lo hemos podido ver a “La Vampira de Barcelona”. Como actor de doblaje es la voz habitual de actores como Ben Kingsley, Geoffrey Rush, Bill Nighy o John Malkovich.

La actriz Laia Marull, con tres Goyas, Mejor Actriz Revelación por su papel a “Fugitivas”, Mejor Actriz por “Té doy mis ojos” y Mejor Actriz de Reparto por “Pan Negro” y el director Jaume Balagueró completan el jurado de esta quinta edición. *Balagueró es uno de los precursores del cine de terror español y responsable de títulos como “Los sin nombre”, la saga “Rec”, “Frágiles”, “Mientras duermes” y “Way Down”, último trabajo que está pendiente de estreno.

ACTIVIDADES PARALELAS DEL FESTIVAL

Como en las ediciones anteriores, el festival completará su programación con charlas y coloquios variados. Las actividades paralelas del festival serán gratuitas. Toda la información de las actividades paralelas se dará a conocer durante el mes de marzo. Un primer adelanto.

>> Coloquio presencial con el director Nicolas Winding Ref

>> Coloquio Charles Chaplin – Con motivo del Centenario EL CHICO se realizará un coloquio de especialistas con la participación de Carmen Chaplin, nieta de Charles Chaplin, quien presentará las primeras imágenes del documental: “Charlie Chaplin, A Man of the World”.

>> 4.ª Jornada de Guionistas e Industria con la colaboración de PROA.

>> Presentaciones de libros relacionados con el cine y la historia, con la colaboración de Penguin Random House y FNAC.

ENTRADAS A 2,90€ Y SESIONES GRATUITAS

El festival continuará con un precio de 2,90€ para la mayoría de las sesiones de los cines Verdi y con sesiones gratuitas Imprescindibles (retrospectiva Charles *Chaplin) en varios centros cívicos de la ciudad de Barcelona. Un festival popular y abierto en la ciudad.

En este LINK  se puede recuperar el video resumen de la edición de 2020 de el BCN FILM FEST que contó con más de 8.000 espectadores (a pesar de las restricciones de aforo a causa de la  Covid19).

El proceso de acreditación para prensa e industria para la quinta edición del BCN FILM FEST empezará el próximo 12 de febrero y acabará el 12 de marzo de 2021.

El BCN FILM FEST cumplirá con todas las medidas sanitarias y de seguridad, así como el máximo aforo previsto que marque la ley en el momento de la celebración del festival.

Teaser tráiler de «Old», lo nuevo de M. Night Shyamalan

Ha sido uno de los pocos adelantos cinematográficos que han visto la luz en la reciente Super Bowl, Old, el nuevo trabajo tras las cámaras de M. Night Shyamalan, cuyo primer teaser tráiler podéis ver a final de página junto a su póster promocional, supone el regreso del responsable de Unbreakable a ese tipo de thriller de género fantástico tan habitual en su carrera y tan emparentados a conceptos muy visibles de la fundamental The Twilight Zone. Old, inspirada libremente en la novela gráfica de Pierre Oscar Lévy y Frederik Peeters SandCastle (conocida en nuestro país con el título de Castillo de Arena) tiene previsto su estreno comercial en Estados Unidos para el próximo 23 de julio, en España lo hará tres semanas más tarde, el 13 de agosto.

Old nos cuenta como una familia en un día de vacaciones va a una recóndita playa para relajarse, lo que prometía ser una jornada de relax empieza a torcerse de repente al comprobar horrorizados como envejecen a un ritmo mucho más rápido de lo normal reduciendo sus vidas a un solo día de existencia.

La película con guion del propio M. Night Shyamalan está protagonizada por Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Rufus Sewell, Embeth Davidtz, Aaron Pierre, Vicky Krieps, Abbey Lee, Alex Wolff, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung, Emun Elliott, Jeffrey Holsman y Daniel Ison.

Rebeldía o maltrato, tráiler de la serie «Cry Wolf»

Después de su exitoso paso por diferentes festivales europeos como por ejemplo en el pasado Serielizados Fest nos llega un primer tráiler oficial, que podéis ver a final de página, de la miniserie danesa de ocho episodios Cry Wolf (en original Ulven Kommer). La serie, que explora las dudas que se ciernen sobre un presunto caso de violencia doméstica en el seno de una acomodada familia, estará disponible en Movistar+ a partir del mes de marzo con el título de Que viene el lobo.

Cry Wolf nos muestra a Holly, una muchacha de 14 años, escribe una redacción para clase donde detalla un episodio de violencia doméstica. Lars, un trabajador social comprometido, es asignado al caso, y tras hablar con las personas involucradas asume el relato como creíble y posiblemente cierto, ya que el padrastro de Holly, y padre de su hermano pequeño, Leo, tiene antecedentes de violencia, y todo apunta a que maltrata a sus hijos. En el lado opuesto está la madre de la chica, que sostiene que todo forma parte de un ataque de rebeldía adolescente.

La serie escrita por Maja Jul Larsen (Follow the Money, Borgen) y dirigida por Pernille Fischer Christensen, Samanou Acheche Sahlstrøm, Niclas Bendixen y May el-Toukhy está protagonizada por Bjarne Henriksen, Flora Ofelia Hofman Lindahl, Christine Albeck Børge, Peter Plaugborg y Noah Storm Otto.

The Twilight Zone Vol.1. La Dimensión desconocida

 ¿Quién no recuerda a los vecinos de la calle Maple sumergidos en una vorágine de recelos y sospechas, simples títeres de los planes de unos invasores extraterrestres? ¿Quién no sintió un estremecimiento al descubrir que los presuntos alienígenas que acechaban a una granjera eran en realidad unos terrícolas intentando sobrevivir en un planeta de gigantes? ¿Quién no entendió que la belleza o fealdad de un rostro oculto tras unos vendajes depende exclusivamente del ojo de quien lo observa?
Estas situaciones y muchísimas más tuvieron lugar durante los memorables cinco años que duró la emisión de “The Twilight Zone (La dimensión desconocida)”, sin duda el más influyente serial fantástico que jamás haya sido emitido por televisión.
En este primer volumen encontrarás la detallada historia de la gestación de esta maravillosa serie, incluyendo una semblanza de su creador y principal guionista, el legendario Rod Serling, así como información exhaustiva sobre otros reputados guionistas que participaron en la misma (entre ellos Richard Matheson o Charles Beaumont), los guiones inéditos, los compositores que dejaron su impronta en la serie (tales como Bernard Herrmann o Jerry Goldsmith), una detallada bibliografía, la votación de los episodios favoritos de un grupo de críticos y, como plato fuerte, el minucioso análisis de todos los episodios de la primera y segunda temporada del serial original.
Bienvenidos a “La dimensión desconocida”.
Autor: Jordi Ardid, Álex Barba, Tomás Fernández Valentí, Sergi Grau, Joan Renter, Álvaro San Martín y Lluís Villanova, Prólogo: Tonio L. Alarcón, Portada: José Mellinas, Editorial: Applehead Team Creaciones, Colección: Zapping Applehead, Páginas: 500

Zoom post pandemia, tráiler de «Safer at Home»

Era de esperar que el éxito cosechado por Host propiciara una serie de películas de terror que siguiera el concepto de ser grabadas por Zoom durante la pandemia como ocurría en el film de Andy Newbery, a tal respecto la primera en ver la luz es Safer at Home, película cuyo tráiler y póster oficial podéis ver a final de página. Dirigida por Will Wernick (Escape Room, Follow Me) la película tendrá un estreno limitado en cines y VOD de Estados Unidos previsto para el próximo 26 de febrero.

Safer at Home nos sitúa dos años después del inicio de la pandemia, un grupo de amigos deciden realizar una noche una fiesta virtual en donde habra juegos, bebidas y algunas drogas. Después de tomarse una pastilla de éxtasis, las cosas comienzan a ponerse bastante mal desapareciendo la seguridad de sus hogares que pasan a convertirse en un lugar mucho más terrorífico que el caos que reina en las calles.

La película con guion del propio Will Wernick junto a Lia Bozonelis está protagonizada por Jocelyn Hudon, Emma Lahana, Alisa Allapach, Adwin Brown, Dan J. Johnson, Brandon Morales, Michael Kupisk y Daniel Robaire.

El precio de la cosificación, tráiler de «The Most Beautiful Boy in the World»

Recién estrenada estos días en el Festival de Sundance dentro de la sección World Cinema Documentary  nos llega un primer adelanto en forma de tráiler, subtitulado al inglés que podéis ver a final de página junto a su póster oficial, del documental titulado The Most Beautiful Boy in the World. Kristina Lindström (Palme 2012) y Kristian Petri (Detaljer 2003, Ond tro 2010, The Hotel 2016) son los encargados de documentar la azarosa vida del actor y músico Björn Andrésen.
The Most Beautiful Boy in the World nos sitúa en un primer momento en la rueda de prensa  del Festival de Cine de Cannes del año 1971, con motivo del estreno mundial de Muerte en Venecia, el director italiano Luchino Visconti proclamó a su protagonista Tadzio como ‘el niño más hermoso del mundo‘. A partir de dicho acontecimiento seremos testigos de la tumultuosa historia personal de alguien que en el pasado hizo que su imagen lo llevara por todo el mundo y lo convirtiera en una especie de ícono gay. Una sombra que hoy, 50 años después, pesa como una losa en la vida de Björn Andresen.

Proyecciones Xcèntric: Cine experimental argentino. Un puente entre dos generaciones

Una realidad vuelta experimento

El crítico y cineasta Pablo Marín presenta una conferencia ilustrada y dos programas sobre cine experimental argentino con obras de los setenta y la actualidad, los dos momentos más significativos de la escena nacional. Las películas de estas sesiones destacan por su radicalismo formal y político, que las convierte en un reflejo de la sociedad del momento.

Una figura lanza un golpe a cámara que desata una reacción en cadena de quemaduras y desintegraciones en la propia película. Un grupo de sujetos vestidos de negro transportan un ataúd por las calles de Buenos Aires hasta las montañas de la Patagonia. Una casa a la intemperie es registrada minuciosamente como último refugio frente a las inclemencias del mundo externo. Una mujer que se parece mucho a una guerrillera atraviesa un paisaje selvático volviendo sobre sus pasos recurrentemente para observar a sus posibles perseguidores con un par de binoculares. Una cámara separada de su operador gira sin resolución en medio de un territorio natural virgen, desolado, ensayando una suerte de performance catártica.

Filmadas durante la tormenta de persecución, encierro y desapariciones de la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), las películas de esta sesión —realizadas por algunos de los nombres capitales de la generación más influyente del cine experimental de este país— exigen ser vistas no solo como un corpus de films renovadores y desafiantes en su concepción de un nuevo lenguaje cinematográfico, sino también como documentos en primera persona de la realidad alienante y opresiva de la vida social y política de su momento. El hecho de que en el contexto más oscuro de la historia reciente argentina emergiera semejante serie de films, capaces de demostrar una libertad formal y argumental y al mismo tiempo ser tan arriesgados y despreocupados de sus posibles repercusiones, permanece como una de las paradojas más luminosas y subvaloradas del cine argentino.

Boomerang, Julio Otero Mancini, 1976, Super-8 a digital, 5 min; Testamento y vida interior, Narcisa Hirsch, 1976, Super-8, 11 min; Passacaglia y Fuga, Jorge Honik y Laura Abel, 1976, Super-8, 18 min; Sensación 77: Mimetismo, Marie Louise Alemann, 1977, Super-8 a digital, 8 min; Gamelan, Claudio Caldini, 1981, Super-8, 12 min.

Copias cortesía de los artistas.

Un programa de Pablo Marín.

Fecha: 4 febrero 2021

Horario:19.00

Espacio:Hall

Precio:4 € / 3 € Reducido

Abono 5 sesiones: 15 € / 12 € Reducido

Amigos CCCB: gratuito

Venta de entradas en taquillas (taquilles@cccb.org / 933064100) y www.eventbrite.es

Comprar entradas

 

Cine experimental argentino. Un puente entre dos generaciones II

Una experimentación vuelta realidad

A diferencia de lo que sucede en otros periodos históricos, las distintas realidades que componen el arco temático de la producción experimental reciente argentina superan todo intento por establecer un hilo conductor claro y coherente. Es así como el presente que transmiten estos films es un contexto que involucra, entre otras cosas, a los debates sobre los pueblos originarios, la ecología, el trabajo y la identidad de género con un formalismo riguroso y expansivo, aunque indefinible en su hibridez.

Del documental naturalista al abordaje mitológico de las especies, del diario íntimo a la observación etnográfica dentro y fuera de las ciudades, y del autorretrato confesional al ensayo de tintes históricos, las películas que integran esta sesión dedicada a cineastas actuales de Argentina (un mapa inestable que incluye artistas provenientes de todas partes del mundo) giran alrededor de la cuestión de cómo lo experimental puede dar cuenta de su contexto histórico. Desde una mirada mucho más caótica y plural que la que puede observarse en los films de la generación de los años setenta —el otro gran pico de creatividad del experimentalismo argentino— estos films dan cuenta, sin embargo, de una intención narrativa decidida, más allá de sus tácticas elusivas de exploración cinematográfica: contar un mundo cada vez más ininteligible.

Ý Berá – Aguas de Luz, Jessica Sarah Rinland, 2016, 16 mm a digital, 10 min; 2019, Jeff Zorrilla, 2019, 16 mm, 9 min; Aula magna, Andrés Denegri, 2013, 16 mm, 7 min; Tres bocetos de casa, Azucena Losana, 2020, Super-8 y 16 mm a digital, 6 min; Reflejo Nocturno I-IV, Benjamín Ellenberger, 2020, 16 mm, 10 min; Carta a Lady, Ariel Nahón, 2019, Super-8 a digital, 3 min 30 s; Ceniza verde, Pablo Mazzolo, 2019, 35 mm, 10 min.

Copias cortesía de los artistas.

Un programa de Pablo Marín.

Fecha.7 febrero 2021

Horario.19.00

Espacio.Auditorio

Precio.4 € / 3 € Reducida

Abono 5 sesiones: 15 € / 12 € Reducido

Amigos CCCB: gratuito

Venta de entradas en taquillas (taquilles@cccb.org / 933064100) y www.eventbrite.es

Comprar entradas